Volleyeurs-dossier-p..
Transcription
Volleyeurs-dossier-p..
MUS’AZIK présente Ecoles « Primaires » CONTACT Nicolas CRUSSON – Chargé de développement et de diffusion [email protected] / 06.76.79.56.92 Mus’Azik : [email protected] / www.musazik.fr 1 SOMMAIRE PRÉSENTATION PRÉSENTATION - …du Projet …de la Play List 2012 – 2013 …des Musiciens p.3 p.3 p.4 L’UNIVERS ARTISTIQUE - Les instruments et effets utilisés par les Volleyeurs De la musique enregistrée à la reprise La Folk, la Pop et le Rock dans les musiques indépendantes p.5 p.9 p.11 PISTES PÉDAGOGIQUES PÉDAGOGIQUES p.13 RÉFÉRENCES RÉFÉRENCES / LIENS p.14 2 PRÉSENTATION PRÉSENTATION …..du PROJET Imaginez « I can Only Imagine », le hit de David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne version Talking Heads ou encore le fameux “Somebody that I used to Know” de Gotye joué à la façon de Bonnie Prince Billy et sa folk lumineuse!! "Reprises Reprises de volée" volée est un concert à destination des scolaires. Ce projet réunit quatre musiciens de la scène nantaise qui s'amusent à reprendre des tubes « grand public » du moment à la façon de... personnalités artistiques de la pop, pop du folk et du rock indépendants. indépendants Leur objectif ? Faire partager leur passion pour ces musiques de manière ludique et instructive aux spectateurs et citoyens de demain. …..de la PLAY LIST 2012 - 2013 - Likke Li / I Follow Rivers /version Nick Cave and the Bad Seeds - Birdy / Skinny Love / version Sallie Ford and the Sound Outside - Gotye / Somebody that I used to know / version Will Oldham aka Bonnie Prince Billy Billy - Shakaponk / My name in Stain / version Yo la Tengo/Sonic Youth - David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne / I can only imagine / version Talking Heads - Youssoupha feat Indila / Dreamin’ / version Diabologum - Stromae / Alors on Danse / version Dominique Dominique A/Yann Tiersen - LMFAO / Party Rock Anthem / version Why ? - Britney Spears / Dancin' till the world ends / version Depeche Mode 3 …..des MUSICIENS Vincent DUPAS : Musicien accompli depuis une dizaine d’années, ce trentenaire, collectionneur de vinyles, s’investit à temps plein dans plusieurs groupes de registre rock et folk indépendant (My Name is Nobody, Fordamage,….). Actif de la scène nantaise avec ses différentes formations, Vincent a pu montrer au travers de son parcours artistique, ses multiples facettes de musicien et de song writer aux multiples influences. Il a également participé pendant 4 ans au spectacle pédagogique « Peace and Lobe » sur la gestion sonore des musiques amplifiées. JeanJean-Christophe BAUDOUIN évolue depuis sept ans en tant que batteur (acoustique/ électronique) au sein du groupe Gong Gong, (électro-vidéo live). Habitué des tournées nationales et internationales, il participe également à de nombreux projets annexes, tels que Pillow Pilots (pop-rock-psyché), Faune (pop élégante), où à chaque fois il nous montre son efficacité et son ingénierie en tant que batteur/percussionniste alliant aussi bien les machines, les samples, les drums, les percussions sur corps… Sa passion de la musique et ses diverses rencontres lui ont donné envie de transmettre et de partager ses expériences. C’est pourquoi, depuis plusieurs années, il collabore à de nombreux projets d’action culturelle. Artistes aux multiples facettes, Rachel LANGLAIS LANGLAIS a travaillé avec Klaktonclown pendant 10 ans et a ensuite continué sa route en collaborant sur des projets tels que Boy and the Echo Choir (pop folk) ou encore Blume (rock littéraire et chanson électrique). Spécialiste de la voix et du chant (jazz vocal, chant indien...) elle est également une multi-instrumentiste hors paire ayant à son arc un instrumentarium original (scie musicale, toy piano, clavier, accordéon,...). Musicien dans plusieurs formations aux influences diverses, Benjamin NEROT se fait remarquer au sein du groupe Belone Quartet en tant que bassiste/chanteur, où il fait se côtoyer rock, pop et musiques électroniques. Benjamin se plaît également sur scène en solo avec sa guitare derrière le nom de The Healthy Boy, inspiré de la musique folk indépendante américaine, il a cette faculté à laisser parler sa guitare autant que ses mots. Avec sa voix grave, virile, profonde, il a su s’imposer dans le paysage folk français. Avec son compère Vincent Dupas, il a également fait partie de l’équipe pédagogique sur le spectacle « Peace and Lobe ». 4 L’UNIVERS ARTISTIQUE LES INSTRUMENTS ET EFFETS UTILISÉS UTILISÉS PAR LES VOLLEYEURS LA GUITARE La guitare est un instrument de musique qui appartient à la famille des instruments à cordes. Munie d'un manche, elle comporte souvent une caisse de résonance qui permet d'amplifier le son produit par la vibration des cordes. Le guitariste peut faire vibrer les cordes à l'aide de ses doigts ou en utilisant un médiator. Instrument de prédilection dans les musiques rock, le jazz, le blues et le métal, la guitare électrique est née dans les années vingt à l’initiative d’un ingénieur de chez Gibson. Cette invention est née de l’impossibilité naturelle de faire des solos audibles pour les spectateurs dans une formation. On trouve les premiers modèles de guitare électrique commercialisés en 1930. Au début, les guitares électriques étaient simplement électrifiées et étaient encore fabriquée avec une caisse de résonance. La guitare électrique fonctionne avec un jack (un câble) que l'on met dans un trou de la guitare. Elle ne possède pas dans la plupart des cas de caisse de résonance, car le son est transmis à un amplificateur grâce à des microphones situés sous les cordes. Avec les boutons rotatifs, on peut régler sur la guitare le volume et la tonalité. Les micros sont là pour amplifier la vibration des cordes. Les guitares électriques permettent de produire des sons impossibles à réaliser avec une guitare acoustique, comme par exemple des sons saturés (Cf. Partie « effets » du document). Le modèle de guitare électrique le plus connu reste la Stratocaster de la marque Fender (guitare de Jimi Hendrix). LA BASSE ou GUITARE BASSE La guitare basse (simplement appelée basse) basse est un instrument de musique à cordes amplifié conçu selon le même principe que la guitare électrique. Cet instrument est apparu dans les années 1950 pour remplacer les contrebasses qui manquaient de puissance sonore dans les groupes de Rock' N' Roll, ainsi qu'au problème de l'encombrement de cet instrument. C'est un des rares instruments conçus dès l'origine pour être amplifiés : la plupart des basses sont électriques. Une basse possède généralement 4 cordes, mais peut aussi en avoir 5, 6, 9. Elle a un manche plus long et des cordes plus épaisses que les autres types de guitare, ce qui donne un son beaucoup plus grave. La basse électrique est utilisée dans le Rock, le Blues et leurs dérivés, ainsi que par certains musiciens de jazz. Il existe aussi des basses acoustiques, qui ont une caisse de résonance pour qu'on puisse bien entendre les notes les plus graves. Dans pratiquement tous les cas, la basse travaille en symbiose avec la batterie pour former ce que l'on appelle la "base ou la section rythmique" LA BATTERIE Avec la guitare basse ou la contrebasse, la batterie fait partie de la section rythmique d'un groupe de musique. Elle est donc utilisée dans la plupart des genres musicaux actuels pour marquer le rythme. Les principaux éléments qui la composent (grosse caisse, caisse claire, cymbales, percussions...) dans les marching band, fanfare de type déambulatoire au début du XXème aux Etats Unis. Une batterie rassemble divers instruments que sont : les fûts, cymbales et autres percussions. Son apparition en tant que regroupement de divers instruments a vu le jour au début du siècle. Depuis la batterie est née mais ce qui n'était à l'époque que l'assemblage d'une grosse caisse, d'une caisse claire et d'une cymbale, s'est beaucoup complexifié depuis. 5 Eléments d’une batterie Les fûts : la caisse claire, la grosse caisse, les toms. Les fûts représentent la partie la plus volumineuse de la batterie, et sont composés généralement de bois, mais aussi de métal ou encore de matériaux composites. La taille des fûts peut dépendre du style de musique joué par le batteur (souvent on utilise des gros fûts pour le rock/hiphop/funk et des petits fûts pour le jazz). Les toms sont le plus généralement au nombre de deux ou trois (avec le tom médium, mais il n'y a pas de limite) : le tom alto, le tom médium, la grosse caisse, le tom basse La charleston ou Charley, est un accessoire permettant au musicien de créer la pulsation rythmique d'un morceau. Les cymbales sont d’une forme circulaire parfaite. Leurs matériaux sont multiples apportant chacun leurs spécificités sonores : étain, argent, métal, bronze…. Les principales cymbales sont la cymbale crash et la cymbale ride. LE BANJO Le Banjo est un instrument de musique à cordes pincées introduit à l’origine aux Etats Unis par des esclaves noirs. Le corps du banjo est composé d’une membrane en parchemin, cuir, peau d’animal ou plus récemment en synthétique. Cette membrane est tendue sur un cadre rond en bois ou en métal. C’est ce qui produit ainsi un timbre très particulier. Muni d'un long manche, à l'origine sans frette, le banjo présente quatre ou cinq cordes en métal. Vers la fin du XIXème siècle, le banjo se popularisa aux Etats Unis et un style particulier s'imposa notamment chez les populations campagnardes. Le banjo à cinq cordes était donc utilisé à la fois dans la musique folklorique et dans les orchestres de musique populaire bluegrass. Le banjo à quatre cordes, joué généralement avec un médiator, était très répandu vers 1900 dans les orchestres de variétés et souvent joué encore dans les groupes de jazz. Vers les années 30, les compagnies de disques commencèrent à s'intéresser aux groupes de musiques traditionnelles. La diffusion de ces disques fit renaître l'intérêt du public pour l'instrument, toujours joué dans un style rythmique. LES CLAVIERS Les claviers se présentent comme un alignement de touches. La géométrie du clavier est facile à reconnaître grâce à la disposition alternée des touches noires ou feintes : 2, 3, 2, 3… et ainsi de suite. Le piano est un instrument à clavier de la famille des cordes frappées. On trouve aussi un ou plusieurs claviers sur les instruments suivants : le célesta, le clavecin, le piano, le glockenspiel, le vibraphone, l’orgue, le synthétiseur, l’accordéon… Petit frère du piano, l’orgue a été créé en 1935 par Hammond mais sa commercialisation se développe dans les années 50 et 60 au moment où le rock’n’roll voit fleurir une multitude de petits groupes musicaux de quartiers ayant besoin de piano transportable et dans l’air du temps. 6 Le synthétiseur appelé aussi « synthé » ou piano numérique est un instrument de musique capable de créer et de manipuler des sons électroniquement au moyen de tables d'ondes ou d'oscillateurs électroniques. Durant les années 70, son développement commercial aura un impact artistique notable sur la création musicale mondiale avec, entre autre, l’émergence des musiques électroniques (ex : Kraftwerk, groupe pionnier allemand proposant une musique uniquement joué avec des claviers numériques) puis du mouvement techno au début des années 80 aux Etats Unis et en Angleterre. Au début des années 1990, alors que la mode des synthétiseurs battait son plein, on a pu observer un retour aux années 1960, tant au niveau de la mode vestimentaire, que du design d’intérieur. Cette esthétique “sixties” s’appliqua également à certains genres musicaux. De nouveaux styles combinés d’électronique et de vieux sons comme l'acid jazz ou l'easy listening émergèrent, ramenant “l’orgue Hammond”, le “Fender Rhodes” ou le “Hohner Clavinet” au goût du jour. LA SCIE MUSICALE La scie musicale est un instrument de musique de la famille idiophone. Un idiophone, idiophone ou autophone, autophone est un instrument de la famille des percussions dont le son est soit produit par le matériau de l'instrument luimême lors d'un impact, soit par un accessoire extérieur. Elle est constituée d’une lame d'acier que l'on fait vibrer, et qui frottée par un archet, produit un son musical qui peut être modulé par la torsion et la courbure de la scie obtenue par la pression des doigts de la main. Il existe autant de théories sur l'origine de la scie musicale qu'il existe de sites Internet sur le sujet ! Certains chercheurs disent qu'elle a été inventée par des bûcherons argentins, d'autres par les esclaves africains… certains voient son origine dans les pays de l'est, d'autres encore dans les montagnes nord-américaines… Une théorie rassemble les précédentes en disant qu'elle n'est pas apparue dans un seul endroit mais simultanément dans de multiples coins de la terre… DISTORSION DISTORSION La distorsion dite "disto disto" disto est l'effet des guitares rock par excellence. Il rend un son de guitare naturel, dit "clair", plus distordu et rageur, ce qui lui donne un grain épais, comme une voix grave se mettant à crier. On peut aussi l'utiliser sur des batteries, comme le font les groupes actuels tels que The Kills ou The Black Keys, pour donner un son plus épais, plus lourd, plus rock. Exemple : Nirvana : "Smells like teen spirit" sur l'album Nervermind de Nirvana (1991) => la guitare commence en son clair, la batterie fait un break et la guitare devient plus rock et plus forte, c'est la distorsion de la guitare ! http://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg REVERB / ECHO La réverbération, reverb réverbération dite "rev reverb" erb donne au son de la profondeur, de la largesse et de la longueur, comme quand on parle dans une grotte, sous un pont ou sous une église. La reverb était utilisée notamment dans les musiques psychédéliques des années 60 ou 70 pour donner un effet planant, rêveur à la musique, comme dans Pink Floyd. Elle est beaucoup utilisée par les techniciens son sur les voix des chanteurs, les guitares, les batteries. Certains groupes en mettent tellement partout que l'effet donne un style complet à l'ensemble, comme pour le groupe pop actuel Animal Collective, qui a remis au goût du jour les productions pleines de réverbération, avec par exemple le titre de pop très psychédélique "my girls" : http://www.youtube.com/watch?v=zol2MJf6XNE 7 DELAY Le delay est un effet qui donne à l'auditeur l'impression d'un écho (le son se répète plusieurs fois, à une vitesse lente ou très rapide). On l'emploie souvent sur les guitares, dans le reggae ou la musique dub, ou sur les voix pour donner du relief aux intonations... Par exemple le morceau, "La Javanaise Remake" sur l'album Aux Armes Et Caetera (1979) de Serge Gainsbourg : tout du long, les percussions se répètent 4 fois, de gauche à droite, pure esthétique Reggaedub! http://www.youtube.com/watch?v=0sBk1JTf0pU Anecdote : Sur le même album, SG fait un jeu de mots pour donner le titre à une de ses chansons : Des Laids, des Laids (Delay Delay) jouant sur la répétition, comme le fait l'effet. COMPRESSION La compression dite « compress » est utilisée dans toutes les musiques modernes, à fortiori le hip hop ou l'electro. Littéralement, elle compresse le son, le déforme un peu, pour le rendre facilement écoutable partout : elle booste le son, qui devient plus efficace. Elle lui enlève des informations et ne met en valeur que la sève de la musique : les sons qui restent deviennent plus "punchy". C'est cet effet qui convertit un son normal en mp3 : le son est alors compressé, gommé, voire écrasé, pour rendre le fichier de la chanson plus léger (il y a moins d'informations). On s'en sert aussi pour masteriser le son qui a été enregistré en studio, afin qu'il passe bien partout (sur un petit balladeur mp3, un téléphone, une radio, ou un ordinateur)... Certains groupes compressent la moindre de leurs idées dès la création, comme Justice avec "Dance" (à noter la réverbération des chœurs des enfants dans toute l'intro du morceau...) : http://www.youtube.com/watch?v=49esza4eiK4 WAHWAH-WAH La wahwah-wah, wah d'abord utilisée sur des trompettes, en bouchant le bout de la trompette pour en modifier le son avec un sourdine qu'on tenait à la main, l'effet wah-wah, résonnant, a ensuite été repris dans les musiques funk à l'aide d'une pédale reliée au son de la guitare, pour lui donner un son filtré et accentuer leur résonnance. Le célèbre trompettiste Miles Davis jouait de la wah wah sur bien des productions, mais c'est surtout Jimmy Hendrix qui a popularisé la wah-wah des guitares avec l'intro mythique de son morceau "Woodoo Chile", où l'on pourrait chanter chaque note en disant "wah-wah", ce qui résume bien l'effet. http://valmante.blogspace.fr/1092566/Jimi-Hendrix-Voodoo-Child-SlightReturn/?precyear=1&month=03&year=2005 8 DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE A LA REPRISE NAISSANCE ET DÉVELO DÉVELOPPEMENT VELOPPEMENT DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE ENREGISTRÉE De nos jours, la musique est présente dans notre quotidien : dans les magasins, les maisons, les voitures,…Nous pouvons l’écouter partout dans le monde et le plus souvent quel que soit l’endroit. C’est la pratique culturelle préférée des français (http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/08synthese.pdf) Pourtant, jusqu’à la fin du 19ème siècle, les musiques populaires se transmettent de manière orale. Il n’existe pas encore les lecteurs MP3, ni platines disque (CD) ou vinyle (33T) ou lecteur DVD. Pour écouter de la musique, il fallait donc jouer soi-même d’un instrument ou écouter quelqu’un en jouer en « live ». La diffusion musicale était donc limitée pour les populations à leur environnement proche (familial, voisinage). La notion de public ou d’auditeur n’existait pas. Les innovations techniques au début du 20ème siècle vont bouleverser les façons d’écouter et de faire de la musique : - 1877 : Charles Cros crée un système capable d'enregistrer le son sur un disque ou un cylindre. - 1888-1920 : Apparition du Gramophone Ces innovations technologiques issues du secteur industriel permettent : d’enregistrer la musique, de la fixer sur support physique et de commercialiser l’outil et le support. L’industrie du disque est en train de naître, la commercialisation du 78 tours débutera à partir des années 20. Les premières maisons de disques se développent, la musique s’installe dans la sphère domestique et touche de plus en plus de gens. A partir des années 30, le développement des radios, sous l’impulsion des dernières innovations technologiques (ex : naissance du micro, de l’amplification, ...) va jouer un rôle majeur vis à vis de l’industrie du disque. Pouvant enregistrer et proposer une qualité sonore supérieure aux 78 tours, ce nouveau médium va permettre de diffuser plus largement la musique (les radios privées apparaîtront en France dans les années 40) dans les foyers et concurrencer l’industrie du disque si bien qu’il faudra attendre l’arrivée du 33 tours dans les années 40 pour la relancer (Ex : Film / O Brothers du groupe enregistrant dans une station de radio du sud des états Unis à cette période : http://www.youtube.com/watch?v=TzK0739QQqQ) Autres repères historiques : - 1948 : Le 33 tours (33 tours 1/3 par minute) est inventé par la Columbia Records. - 1958 : Le disque enregistre les deux signaux (gauche et droit, chacun sur une paroi du sillon), c’est le début de la stéréophonie. - 50ies : la technologie numérique révolutionne l'enregistrement magnétique avant de s'attaquer au disque. - 1964 : Philips met au point la cassette audio. - 1983 : Le disque compact audionumérique (CD) apparaît sur le marché. - 2000 : avec le développement du web et du haut débit, le support physique tend aujourd’hui à être supplanté par un format compressé entièrement numérique, le mp3. 9 ORIGINAL VS REPRISE L’arrivée de la musique enregistrée, fixe non seulement la musique sur support physique mais va définir aussi : qui joue, qui est l’auteur, le compositeur, le producteur,… La notion de morceau « original » va pouvoir être nommée, datée, identifiée. Le créateur et l’interprète deviennent deux statuts distincts. C’est à partir de là que la notion de reprise, ou « cover », en anglais apparaît dans l’histoire des musiques populaires. Tout au long du siècle et encore aujourd’hui, l’industrie musicale et plus particulièrement les maisons de disques produisent des « singles » à des fins commerciales, des albums d’artistes jouant des morceaux dont ils ne sont pas les auteurs ou les compositeurs. Par exemple, la reprise se pose comme un des fondements du rock’n’oll (ex : Bill Haley /Rock around the Clock). Dans les années 60, le succès des Beatles, des Rolling Stones débute par l’interprétation de standards du répertoire Rythm’n’Blues des communautés noires. Ainsi, la reprise pourrait être définie comme l’interprétation d’un morceau écrit par un autre musicien. Des variantes au terme de reprise sont utilisées plus ou moins selon les familles musicales et les musiciens d’une manière générale : - Interprétation : les musiciens classiques composent à la marge et sont d’abord former pour interpréter une œuvre de compositeurs historiques - Standard : propre aux musiciens de jazz, ils s’appuient sur un thème du répertoire jazz identifié de tous et sur lequel ils vont pouvoir tour à tour improviser - Version : un artiste propose un morceau joué avec des variantes sur un même album - Adaptation : transformation mélodique, rythmique ou des textes (ex : de l’anglais au français) - Tribute : un artiste rend hommage à un autre artiste à travers un disque, un concert qui lui est dédié. Plusieurs façons de faire des reprises : - La reprise copier/coller ou stricto sensu : l’objectif est de se rapprocher le plus d’une version déjà existante avec les mêmes instruments, les mêmes sons, le même tempo, … - La reprise adaptées ou « adaptation musicale » : transformation des arrangements et/ou des paroles - La reprise « parodie » : ce type de reprise se pose comme une manière de marquer son désaccord, son opposition par rapport à un thème, une personne et ce qu’ils représentent (Ex : version My Way des Sex Pistols) - La reprise « dédicace » : un groupe reprend un morceau d’un groupe apprécié, influant, à leur manière La reprise « version » volleyeurs « Une reprise est « bonne » quand on sent que le morceau nous appartient et qu'on en oublierait presque la version originale. Pour faire une bonne reprise, la chanson d'origine doit avoir des qualités certaines dans son écriture : la mélodie, la structure… Pour cette raison, nous ne pouvons faire de miracle sur certain tubes qui sont bombardés par les radios et qui marchent commercialement mais dont le fond et la forme ne valent rien. » Parfois la reprise est plus connue du grand public que l’original : - The Beatles : Twist and Shout (The Isley Brothers) - Eric Clapton : Cocaïne (J.J. Cale) - Bill Haley : (We're Gonna) Rock Around The Clock : Rock Around The Clock (Sonny Dae & His Knights) - Madness : One Step Beyond (Prince Buster) Le top 3 des chansons les plus reprises dans le monde : - Yesterday / 1965 / Les Beatles - My way / adaptation de « Comme ‘d’habitude / 1967 / De Paul Anka / Popularisée par Franck Sinatra - I (can’t get no) satisfaction / 1965 / Les rolling Stones 10 La folk, la pop et le rock dans les musiques indépendantes vues vues par les On peut parler de rock indépendant pour les 3 styles folk, pop et rock que nous pratiquons avec VOLLEYEURS. Plus qu'une notion musicale, les musiques dites « indépendantes » désignent les artistes ou groupes distribués par des petits labels et non par de grandes maisons de disques, plus communément appelées Major. Cette notion est née avec le mouvement punk en Angleterre il y a 35 ans, et est liée à la réalité sociale de l'époque contre l'establishment (Cf. chômage, luttes sociales notamment dans les milieux ouvriers,...). Cela s'est traduit dans le secteur musical par la volonté de « faire soi-même » (DIY : Do It Yourself), de contrôler la production et distribution de leur musique, et cela légitime une façon de vivre (underground, contre culture). Ces styles définissent globalement une musique dont l'écriture n'est pas basée sur les schémas commerciaux des majors comme par exemple : morceau single de 3 minutes pour passage radio, répétition couplet-refrain, mélodies faciles à retenir, paroles simples et production sonore standardisée. Le rock, la pop et la folk sont des musiques différentes et évoluent chacune vers le grand public mais aussi l'underground. Certains groupes fondés sur cette notion d'indépendance ont connu un succès tels qu'ils sont devenus grand public : U2, Depeche Mode, Nirvana, The Black Keys, Gossip... Chacun de ces styles développe une ou plusieurs esthétiques qui lui sont propres en matière de look, de modes vestimentaires (ex : couleurs, marques), de langages, de références artistiques… LE ROCK DANS « L’INDÉ L’INDÉ » Le rock'n'roll est né dans les années 50 aux Etats-Unis, une dérivation sauvage de la musique noire le blues, et popularisé par le « King » Elvis Presley et les disques du label Sun Records à Chicago. Il fait scandale dans une société très établie malgré les phénomènes sociaux et culturels qui en découlent auprès de la jeunesse de l'époque. C'est aussi la première musique qui réunit les noirs et les blancs sur la même piste de danse. Mais le phénomène est vite rattrapé par l'appât du gain, et rapidement, la musique rock devient un produit commercial comme un autre (cf. notions définies plus haut) et en quelques sortes les artistes deviennent une marque, un produit : habits, attitude, coupe de cheveux... Devant cette uniformité, des artistes réagissent et vont produire un rock revendicatif qui, dans les années 80, explose les standards : le punk, le hardcore, le post rock, le garage, la new wave... bref, encore plein de styles différents se retrouvent sous cette notion de rock. Les instruments plus communément utilisés sont la guitare et la basse (électriques), la batterie, des claviers. Le tout joué avec des sons souvent distordus, et la recherche sonore avec des amplis, pédales d'effets, voix trafiquées, une façon particulière de chanter, qui vont donner une identité propre à chaque groupe. Quelques grands noms du rock indépendant pour pour l’équipe des VOLLEYEURS : FUGAZI, SONIC YOUTH, YO LA TENGO. TENGO. 11 LA FOLK DANS « L’INDÉ L’INDÉ » LA POP DANS « L’INDÉ L’INDÉ » L'indie pop est un dérivé du rock indé, avec les mêmes idées et démarches, mais une musique souvent plus mélodique, moins saturée. Elle se définit aussi en ayant une orchestration plus travaillée et un instrumentarium souvent plus étonnant et moins attendu que dans le rock, ou bien souvent beaucoup plus d'instruments et de musiciens que dans le format classique rock (basse, guitare, batterie) : chorale, mélange d'instruments électriques et accoustiques, boite à rythme, synthétiseurs... Il y a tout autant une recherche de son propre à chaque groupe que dans le rock indé mais ce sont des sons beaucoup plus travaillés, avec plus d'effets que le son brut du rock. Les volleyeurs aiment par exemple : ARCADE FIRE, RADIOHEAD,… Le folk indé se nourrit à la base de la musique traditionnelle folk anglosaxonne, une musique jouée en acoustique racontant des histoires (songwriting) en poésie sur son pays, ses racines, sa famille, ses amis, et selon certaines périodes politiques (ex : Guerre du Vietnam,…), la folk est parfois contestataire. Trois grandes grandes références : BOB DYLAN, LEONARD COHEN et NEIL YOUNG. Le folk indé naît en suivant le même fonctionnement que le punk et le rock indé, en sortant des sentiers battus : technique limitée, textes ne suivants pas forcément une métrique, chant imparfait mais touchant, sensible... Les instruments utilisés sont les mêmes que pour la musique folk : guitare acoustique, basse, batterie, orgue, claviers, voix et chœurs, le tout plus ou moins bien joué ! Les grands noms aujourd'hui de la folk sont BONNIE PRINCE PRINCE BILLY, BILL CALLAHAN, CAT POWER. POWER Ils ont commencé il y a 20 ans avec des albums bringuebalants mais touchants et qui, au fil des années, se sont affinés pour aujourd'hui écrire des petits chefs-d'oeuvres. 12 PISTES PÉDAGOGIQUES Avant le spectacle - - Pourquoi va-t-on à un concert ? Que va-t-on y découvrir ? Qui sont les artistes que je vais rencontrer ? Quelles règles vais-je devoir respecter ? Quelles sont les attitudes possibles ? (applaudir, danser, chanter, demander un rappel….). Autant de questions que l’on sera amené à se poser avant de se rendre dans la salle de concert. L’écoute de morceaux (influences) est à préparer éventuellement en classe L’affiche/ le visuel du spectacle peut être exploité afin que les élèves puissent s’interroger sur ce qu’ils vont entendre et voir Préparer des questions aux artistes (sous forme d’interview par ex.) permet aux élèves de faire plus ample connaissance avec les artistes après le concert (métiers, comment çà se passe, peut on en vivre…) En éducation musicale : présenter des morceaux qui vont être joués, soit les originaux entendus à la radio, soit les morceaux « à la façon de…. », expliquer ce qu’est une reprise et faire écouter les morceaux les plus repris dans le monde, présenter les instruments qui vont être joués sur scène En français : préparer une ITW En histoire de l’art : présenter succinctement les liens historiques/techniques avec l’évolution des styles de musique Après le spectacle Restitution du concert en exprimant son ressenti (à l’écrit, à l’oral, par le dessin…) et argumenter celui-ci font partie intégrante de la formation du jeune spectateur ; En éducation musicale : étudier les structures des morceaux, styles chantés (parlé, crié….), débats autour des émotions suscitées par le spectacle, découvrir des œuvres des artistes évoqués pendant le spectacle (qui, quand, où, pourquoi…), travail sur le rythme d’un morceau, sur les intensités/émotions dans l’interprétation, travail sur une reprise, exemple : essayer de faire une reprise à partir d’un morceau choisi par les élèves…. En français français : travailler sur des chroniques, articles, comptes rendus, …..Noter les émotions que suscite la chanson à la première écoute. Quelles sont les réactions ressenties à la première écoute : qu'est-ce qui étonne, attire, émeut ? En technologie : technique du son, technique d’enregistrement En anglais : effectuer des recherches sur un artiste emblématique anglais/américain, étudier un de ses textes…. En arts plastiques : montrer des œuvres plastiques photographies, affiches…liées aux morceaux/périodes évoqués pendant le spectacle ou lien entre des artistes/groupes musicaux et des peintres, photographes, plasticiens En histoire de l’art : histoire de la musique enregistrée, faire des recherches sur l’histoire du rock, de la folk, de la pop, chercher des grands noms de groupes/artistes de cette scène et faire des fiches de présentation 13 RÉFÉRENCES RÉFÉRENCES / LIENS Les instruments : www.instrumentsdumonde.fr / http://batterie.poumtchac.com / La reprise : http://fr.wikipedia.org/wiki/Reprise / reprises-histoire http://www.20minutes.fr/article/773662/chansons-plus- Portail musique musique : http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Musique / http://mediatheque.cite-musique.fr Retrouvez 3 000 œuvres d'art en ligne, classées selon le programme d'enseignement d'Histoire des arts. www.histoiredesarts.culture.fr Pour aller plus loin : - http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/Industrie_musicale_et_musiques_amplifiees.pdf - BOURHIS.H, Le Petit livre rock, Dargaud, 2007 - GUIBERT.G, Les nouveaux courants musicaux, Mélanie Seteun, coll. Musique et société, 1998 - MARTEL. F, Mainstream, Champs Actuel, 2011 - SABATIER Benoit, Culture jeune : l’épopée du rock, Hachettes, coll. Pluriel, 2011 - La reprise, in La revue des musiques populaires, Mélanie Seteun, coll. Volume, 2010 - HEDBIGE.D, Le sens du style, Paris, La Découverte, 2008, 156p. 14
Documents pareils
bio Volleyeurs
façon de... personnalités artistiques de la pop,
pop du folk et du rock d’essences indépendantes.
indépendantes
Play List complete 2012-13 :
Birdy / Skinny Love / version Sallie Ford and the Sound ...