Le nazisme et la musique dégénérée La

Transcription

Le nazisme et la musique dégénérée La
Le nazisme et la musique dégénérée
La musique comme arme
Les origines du concept nazi de musique dégénérée
La pensée musicale nazie
Le détournement des musiques
Musique dégénérée
L’exposition de Düsseldorf de 1938
La musique officielle national-socialiste
Les buts des nazis
Qu’en est-il encore aujourd’hui ?
Ce texte porte sur un aspect important de la machine à tuer nazi : le
rapport à la musique et son utilisation comme arme de destruction.
La musique comme arme
« La musique est un art mineur car elle disparaît en même temps qu’elle
se forme »
Et pourtant la musique a souvent été une arme pour les régimes
totalitaires (voir URSS et l’art prolétarien) et elle deviendra pour les nazis
une arme essentielle pour la démonstration à la fois du génie éternel du
peuple allemand et de la supériorité aryenne. La musique participe donc à
l’établissement du Reich de mille ans, son pouvoir est utilisable. Elle sera
donc la force de frappe du nazisme, ainsi jusqu’au tout dernier
bombardement les concerts eurent lieu et furent fréquentés par tous les
dignitaires.
Écoutons Pascal Quignard :
"La musique est le seul, de tous les arts, qui ait collaboré à l’extermination
des Juifs organisée par les Allemands de 1933 à 1945… Il faut souligner,
au détriment de cet art, qu’elle est le seul qui ait pu s’arranger de
l’organisation des camps, de la faim, du dénuement, du travail, de la
douleur, de l’humiliation, et de la mort… Il faut entendre ceci en
tremblant : c’est en musique que ces corps nus entraient dans la chambre.
La musique viole le corps humain. Elle met debout. Les rythmes musicaux
fascinent les rythmes corporels. À la rencontre de la musique, l’oreille ne
peut se fermer. La musique étant un pouvoir s’associe de fait à tout
pouvoir. Elle est d’essence inégalitaire. Ouïe et obéissance sont liées. Un
chef, des exécutants, des obéissants telle est la structure que son
exécution aussitôt met en place. Partout où il y a un chef et des
exécutants, il y a de la musique... Cadence et mesure. La marche est
cadencée, les coups de matraque sont cadencés, les saluts sont cadencés.
La première fois où Primo Levi entendit la fanfare à l’entrée du camp
jouant Rosamunda, il eut du mal à réprimer le rire nerveux qui se saisit de
lui. Alors il vit apparaître les bataillons rentrant au camp avec une
démarche bizarre... Les hommes étaient si dépourvus de force que les
muscles des jambes obéissaient malgré eux à la force propre aux rythmes
que la musique du camp imposait et que Simon Laks dirigeait.
Primo Levi a nommé « infernale » la musique… « Leurs âmes sont mortes
et c’est la musique qui les pousse en avant comme le vent les feuilles
sèches, et leur tient lieu de volonté. » Ce fut pour augmenter l’obéissance
et les souder tous dans la fusion non personnelle, non privée, qu’engendre
toute musique.
Ce fut une musique rituelle… La musique, écrit-il, était ressentie comme
un « maléfice ». Elle était une « hypnose du rythme continu qui annihile la
pensée et endort la douleur ».
Comment entendre la musique, n’importe quelle musique, sans lui obéir ?"
Quignard « La haine de la musique »
«Qu'elle soit spontanée ou imposée, officielle ou acte de résistance, la
musique était inscrite dans la vie quotidienne des camps», précise Pascal
Huynh. Elle était utilisée par les nazis avec un sadisme défiant
l'entendement. Opérations punitives et exercices journaliers étaient
scandés par des marches exécutées par des déportés, notamment lorsque
certains d'entre eux tentaient de s'évader. » Et cette perversité des
geôliers, qui imposaient aux détenus de jouer de la musique pour
accompagner les exécutions capitales !
La musique aura donc un pouvoir de soumission pour les faibles,
d’exaltation pour les forts et combien d’exécutions auront lieu au son de
Bruckner ou de Beethoven, et les officiers des camps de la mort
écoutaient en pleurant Schubert, entre deux massacres. Et jamais un pays,
dont les nouveaux maîtres étaient convaincus que leur mission était de
restaurer l'honneur national, ne se soucia autant de l'élévation de son
patrimoine. Jamais la vie des concerts ne fut autant favorisée, jusque
dans la tourmente des bombardements.
Les origines du concept nazi de musique dégénérée
Le romantisme allemand
La musique romantique, donc la musique romantique allemande, est
conçue comme essence de toute la musique.
La musique est conçue comme langue de toutes les émotions — comme
langue supérieure à la raison.
La musique est conçue comme effusion ou comme fusion…
Le romantisme a pris naissance en Allemagne, à la fin du XVIIIe siècle, en
réaction au rationalisme. Au primat de la raison, il oppose, afin de la
connaître, un primat de l’imagination, des choses invisibles - l’imagination
entendue comme le médium où se révèle cette vérité supra-rationnelle. Le
romantisme réclame ici une musique miraculeuse : une musique qui élève
l’âme à la vérité ; une musique qui, don de Dieu, élève l’âme à la
contemplation de Dieu. Mais le romantisme réclame aussi une musique
nationale : une musique née du peuple ; plus encore : une musique
destinée au peuple - non pas destinée aux gens de qualité.
Cela vient pêle-mêle de :
*la montée de l’obscur, la mythologie du Moyen Âge, le développement du
moi
*le romantisme et les mythes populaires, contes et notion du sang et de
la race glanés dans la mythologie du Nord avec la « pureté » du fol, de
l'innocent, face aux intrigues de l’intellectuel
*le surhomme face au reste du monde
*le pouvoir prométhéen de la musique
*l’impérialisme de l’orchestre qui écrase les autres formes de musique
*Wagner autant philosophe que musicien : le wagnérisme « Nacht und
Nebel » tiré de l’or du Rhin, qui ensuite est devenu le nom de code d’un
ordre célèbre organisant les premières déportations. Dès Le 7 décembre
1941, Hitler avait publié le décret Nacht und Nebel.
Il y a un mélange qui associe, au sein du wagnérisme, la pensée
hellénique à la pensée romantique et qui prépare aussi le terrain au
nazisme : le thème de la dégénérescence, y tient une place si essentielle,
l’anéantissement voulu, le héros pur, la ploutocratie de l’or.
*la philosophie allemande : la théorie du déclin ; l’appel du gouffre ; le
surhomme ; la fascination du bûcher final ; Schopenhauer ; Nietzsche…
La musique cristallise, dès le milieu du XIXe siècle avec Wagner, deux
aspects essentiels de l’idéologie allemande, le nationalisme et
l’antisémitisme.
La pensée musicale nazie
* la culture musicale de Hitler : elle est celle d'un artiste raté vivant à
Vienne. Aussi il connaît un peu et admire beaucoup et Mahler 1906, et les
valses viennoises ; mais ses goûts iront vers Bruckner et Wagne pour alibi,
mais en fait les opérettes seront son jardin secret.
* l’inculture de Goering et Goebbels qui donc mépriseront toute pensée
artistique.
* l’ordre moral nazi :
- les 3 K, Kirche, Küche, Kindern, (cuisine, église, enfants) qui
formateront l'asservissement du peuple.
- malgré l’homosexualité latente du nazisme (les Sections d'Assaut, les SA,
mais aussi les SS), on se raccroche aux valeurs conservatrices et profitant
des provocations modernistes (Hindemith, Schoenberg,…) ou populistes
(Weill, Dessau) on rassure le peuple vaincu et déçu par Weimar, par des
retours aux vieilles valeurs rassurantes.
* la théorisation de l’art dégénéré:
- la réaction politique contre « quatorze ans de république des juifs »,
alliant la haine de la république de Weimar à la recherche de coupables.
- la suite logique des lois raciales de Nuremberg (races inférieures, donc
musique inférieure noire et juive) : « Les juifs sont incapables de manier
la musique et le verbe et empoisonnent le beau ».
- le mauvais goût nazi : on a peur du moderne, on veut rejoindre l’ordre
grec mais en démesure (défilé, architecture) les arcs de triomphe
remplacent les lauriers, l’art doit accompagner la cérémonie (voir la
musique et le christianisme) donc être édifiant et monumental.
- le vecteur de Wagner et de Bayreuth : par la main mise sur les théories
délirantes de Wagner et sa musique qui les porte en elle, par l'ouverture
de Bayreuth à Hitler qui en fera quasiment sa villégiature.
En fait l‘idéologie est celle de la dictature nazie et la musique un prétexte
et une arme de propagande, d’une prise de pouvoir.
La prise de contrôle de l’Art — l’Art conçu comme un aspect essentiel de la
vie culturelle — cette prise de contrôle représente un aspect lui-même
essentiel de la prise de contrôle de toute la vie culturelle — prise de
contrôle elle-même nécessaire à la domination totalitaire. Hitler a énoncé
la nécessité de cette mise sous tutelle de l’Art. Le paragraphe 23 du
programme de 1920 propose, en ce sens, la réunion de toutes les bonnes
volontés face à la prétendue décadence qui règne, en Allemagne, au
niveau de l’Art. Aux yeux de Hitler, la décadence qui règne au niveau de
l’Art annonce, pire encore, elle prépare la décadence qui touchera bientôt
la nation tout entière — elle prépare la décadence qui la détruira.
Aussi tout est boursouflé et marqué par une forme de confusion mentale :
donc pêle-mêle on met dans le même sac le sérialisme et Mendelssohn.
Le détournement des musiques
Selon l'idéologie nazie, le peuple allemand était le « premier peuple
musicien de la terre » et Wagner son héros et Bruckner, le pauvre et doux
Bruckner, son prophète. Pour ancrer leur théorie les nazis ont réécrit
l’histoire et détourné la pensée musicale des compositeurs du passé.
Les théoriciens de l'antisémitisme ont revisité le passé allemand, tentant
d'en séparer le bon grain aryen de l'ivraie juive, et ce dès Haendel dont ils
changent les paroles des oratorios, parlant du peuple juif. Il faut réécrire
l’histoire de la musique allemande et autrichienne, (pauvre Mozart !), pour
« laver les souillures ».
Bach est utilisé, ainsi que Bruckner et surtout Beethoven, figure
romantique par excellence, le surhomme prométhéen. Sa Neuvième
Symphonie est l’œuvre de référence de l’Orchestre philharmonique de
Berlin et de son directeur musical Wilhem Furtwängler, architecte
empressé de ce nouvel ordre musical nazi.
Liszt devient allemand et non plus hongrois. Wagner avec l’aide de sa
famille est amplifié et donc exploité.
Felix Mendelssohn-Bartholdy, part son origine juive (il était le petit-fils de
Moses Mendelssohn, le grand penseur de l'Aufklärung juif), fut une des
"victimes" préférées des théoriciens de l'antisémitisme musical malgré sa
conversion au christianisme. Sa statue à Leipzig fut détruite, la rue qui
portait son nom fut rebaptisée du nom d'Anton Bruckner, et enfin un
grand concours fut organisé pour recomposer son Songe d'une nuit d'été
dans une version aryenne. Ce fut finalement Carl Orff qui eut cet
"honneur".
Dès 1933, les programmes de musique classique à la radio sont contrôlés.
Mendelssohn est pratiquement interdit de diffusion. Les Wagner et
consorts sont eux matraqués sans cesse en concert et à la radio, dans les
défilés, dans les célébrations.
Musique dégénérée
"Entartete musik » musique « dégénérée » C’est ainsi que les Nazis, entre
1933 et 1945, appelaient toute musique qui ne correspondait pas aux
normes de l’art officiel. « Musique qui a perdu les qualités habituelles de
son genre, de sa race », loin de l’idéal aryen, de la race supérieure.
Ils appelaient donc « art dégénéré » la musique des années trente, qui
allait de la musique atonale au jazz… Dans l’esprit nazi prédomine cette
idée de décadence, de dégénérescence, d’empoisonnement de cette
pureté des origines, alors que leur mythologie celte ou germaine est basée
sur l’inceste et le viol !
Dès leur arrivée au pouvoir, les dirigeants nazis entreprennent une
éradication de " l'art dégénéré " (Entartete Kunst), fondée sur une
normalité créatrice visant à rejeter toute avant-garde au nom de la pureté
de la race aryenne. La catégorie de musique dégénérée se présente
comme une catégorie haïe où le régime nazi range toute la musique qui
lui semble éloignée de sa propre vision de la musique, ou de sa vision du
monde.
La conception du monde national-socialiste se fonde sur l'idée du sang, de
la race, du peuple, puis sur l'idée d'un état totalitaire. Et comme cela était
écrit dans Mein Kampf, « les juifs étaient incapables de manier la musique
et le verbe ».
Quelles sont les musiques dégénérées ?
1 Toute la musique non allemande — au sens très étroit que le régime
donne à la notion de « musique allemande » — ce qui signifie : toute la
musique de musiciens aux origines juives ; le jazz conçu comme une
musique afro-américaine ; ou encore toute la musique prolétarienne :
laquelle emprunte au jazz nombre de ses procédés.
2 Toute la musique qui ne se prête pas à la récupération politique ou
mieux : à la propagande — toute la musique qui ne pourra être mise à
contribution comme moyen de domination — toute la musique aux
capacités critiques — toute la musique vivante — ce qui signifie : toute la
musique atonale, le jazz, là encore, toute la musique prolétarienne.
Au nom de ses critères, au nom de ses critères politiques — critères où
l’idéologique se mêle à l’esthétique, l’esthétique à l’idéologique, le régime
nazi a réécrit l’histoire de la musique allemande — comme il a réécrit
l’histoire de toutes les Allemagnes.
Les prémices de la répression culturelle
Mais la chasse à l’intelligence avait commencé bien plus tôt sans que
personne ne s’en émeuve, et surtout pas les juifs allemands. Dès 1924
Hitler s’en prenait à l’art d’avant-garde.
A l'arrivée au pouvoir des nazis, les mesures destinées à contrôler la vie
culturelle furent immédiates. Goebbels, président de la Chambre de la
culture du Reich, organisa toutes les professions artistiques. À partir de
1933, une loi allemande exigea que tous les musiciens allemands soient
officiellement déclarés et enregistrés. Ceux qui, pour des raisons raciales
ou artistiques, ne correspondaient pas à l'idéal nazi voyaient leur carrière
brisée. Certains musiciens quittèrent alors l'Allemagne, d'autres
rejoignirent la Ligue culturelle des juifs allemands. On a alors créé des
orchestres juifs, sous administration juive et destinés à un public juif.
Cette ligue fonctionna jusqu'en 1941, date à laquelle la plupart de ses
membres furent envoyés à Terézin, atroce antichambre d'Auschwitz.
La Société Nationale de la Culture Allemande - Reichskammer der
Bildenden Künste - était fondée très tôt. Cette organisation voulait mettre
fin à la corruption de l’art et convaincre le public de la relation entre
l’origine raciale et l’art. La première exposition organisée par le pouvoir a
eu lieu en 1933 à Erlangen où les dessins d’enfants et des malades
mentaux se virent accrochés à côté des œuvres sélectionnées de la
Mannheimer Kunsthalle afin de bien souligner l’aspect pathologique de
l’art moderne. Les interprètes, les compositeurs sont bannis ou interdits et
1938 ne fait que théoriser cela. Il faut savoir que le public réagit de
manière très favorable à l’initiative et l’aspect propagandiste en fut
agencé avec soin. Cette réaction du public était très prévisible : le XIXe
siècle avait déjà vu se manifester la peur, l’aversion du public envers cet
inconnu qu'est toujours l’art moderne. Mais tout cela se nourrissait de la
crise économique et d'un antisémitisme croissant. Deux facteurs très
souvent liés au cours de l’histoire. À la haine des juifs s’ajoute le rejet du
communisme – l’un et l’autre ayant partie liée dans le délire nazi. Le
concept de bolchevisme musical est ainsi appliqué à l’encontre de La Nuit
transfigurée de Schoenberg. Dans la république de Weimar existait déjà
un fort courant antisémite et antimoderniste. Ainsi Alban Berg, appelé «
l’empoisonneur des fontaines de la musique allemande » envoyait
lâchement, en 1925 son certificat d’aryen pour sauver Woyzzeck.
Dès 1928, des affiches du parti nazi appellent à manifester contre «
l'opéra-jazz », traité d'« insolente salissure judéo-nègre » (Jonny spielt
auf d'Ernst Krenek). En 1938, l'exposition « Entartete Musik » (« Musique
dégénérée »), à Düsseldorf, dénonce le jazz comme une musique à la fois
« juive, bolchevique et nègre » (!).
A Munich en 1937, Hitler inaugure le Grosse Deutsche Kunstausstellung
1937, (la grande exposition de l’art 1937). L’art Allemand accepté
montrait des toiles qui soulignaient l’héroïsme, la patrie, le devoir familial,
le travail aux champs et autres choses semblables. Avec plus de trois
millions de visiteurs, ce fut la grande exposition de notre temps.
Hitler dans le discours d’inauguration déclara:
« Avant que le Nazionalsozialism ne prenne le pouvoir, il n’y avait en
Allemagne que le soi-disant ‘art moderne’: chaque année un autre art
moderne. Nous, nous voulons un art Allemand d’une valeur éternelle. (…)
L’art n’est pas fondé sur le temps, une époque, un style, une année, mais
uniquement sur un peuple. (…) Et tant qu’un peuple existe, l’art est un
jalon, le point stable dans les apparences fugitives. C’est l’existence et la
durable prestation d’un peuple, et pour cela l’art est l’expression de
l’essentiel de l’existence, un monument éternel, en soi-même l’existence
et la performance (…)"."Le Cubisme, le Dadaïsme, l’Impressionnisme,
l’Expressionnisme, tout cela est complètement sans valeur pour le peuple
Allemand".
Donc dès 1933 commence le diktat de la valise ou la mort pour les
musiciens et les chefs clairement "dégénérés" pour les nazis, qui n'ont eu
d'autres "choix" que l'exil ou les camps de concentration. Vers 1933 les
termes "Juif" et "Bolchevique" étaient devenus synonymes pour tout art
moderne.
L’exposition de Düsseldorf de 1938
Tout était donc en place pour cette exposition. L’extermination des
ennemis passait aussi par l’extermination de la culture. Ses ennemis
étaient tous les créateurs car la création est par essence subversive… « un
régime comme celui de l'Allemagne Nationale-Socialiste ne peut supporter
que l'ordre établi risque d'être remis en cause "
Sus donc à la " juiverie internationale et bolchevique " qui avait élevé au
rang d'œuvres d'art les productions bâtardes de véritables " malades
mentaux " – (d'où l'appellation " arts dégénérés ").
« Bolchevisme culturel ! Arrogante impudence juive ! » C’est dans ces
termes que Goebbels stigmatise les œuvres de Schönberg, Weill,
Hindemith, Krenek et tant d’autres, lors de l’inauguration de l’exposition
diffamatoire intitulée « Musique dégénérée », ouverte à Düsseldorf, le 22
mai 1938, date anniversaire des cent cinquante ans de la naissance de
Richard Wagner. Elle fait suite à celle dite de l’« Art dégénéré » qui s’est
tenue à Munich, un an plus tôt.
Sur la brochure de l’exposition de Düsseldorf figure un saxophoniste noir
porteur de l’étoile jaune. Sous-titrée « Un règlement de comptes », la
manifestation qui fut un échec, crache sa haine à tout va. Dans les deux
cas, à DÜSSELDORF comme à MUNICH, en musique comme en peinture,
on présente toutes ces œuvres comme œuvres folles ou comme œuvres
criminelles — on les présente comme l’œuvre de tarés : comme l’œuvre
de dégénérés. À cette fin, on en souligne, tantôt, le manque de sens, la
prétendue incohérence ; tantôt, encore, on en souligne le manque de fini,
la réalisation défaillante, les prétendues fautes de composition. Dans les
deux cas, en musique comme en peinture, le rôle de l’exposition consiste,
non sans démagogie, à prendre le peuple à témoin de la prétendue
décadence où a sombré l’Allemagne — jusqu’au niveau de la peinture ou
même de la musique. Ou encore : à rendre le peuple sensible à la tâche
salutaire, à la tâche quasi sanitaire de purification que mène le régime
nazi. Dans les deux cas, la dénonciation véhémente précède la liquidation
— la liquidation définitive. Bientôt, on brûlera nombre de ces tableaux.
Déjà, on a commencé à faire taire tous ces musiciens.
À Düsseldorf, l’exposition est placée sous la tutelle de responsables nazis.
On y trouve sous la catégorie de musique dégénérée : la musique atonale
de la Nouvelle École de Vienne, le jazz, la musique prolétarienne, bref,
l’ensemble de la nouvelle musique apparue ou répandue en Allemagne
depuis environ trente ans : toute la nouvelle musique que rejette le
régime nazi. Mais toute cette musique, ou mieux : toutes ces musiques,
toutes ces œuvres, cette exposition ne les expose pas : au contraire, elle
les exhibe, pêle-mêle — toutes ces œuvres, elle les accompagne des
commentaires les plus corrosifs, des commentaires les plus agressifs, afin
de les rendre ridicules, afin de mieux les mettre en accusation, afin de
mieux les mettre au pilori. Une liste noire est établie et tout orchestre se
voit interdit de jouer ces œuvres.
Ces musiques sont pour les nazis des musiques d’aliénés, c’est l’art des
juifs et des fous. Il fallait prouver que les artistes de l’avant-garde – les
expressionnistes, les Dadaïstes, les membres du Bauhaus, étaient des
gens dégénérés, séniles, dérangés, fous ou schizophréniques et en plus
juifs ou communistes !
Était donc considérée comme musique dégénérée celle émanant des races
inférieures, qu'elles soient "juives" ou "nègres", et l’on oublie trop souvent
« tziganes ». Sait-on d’ailleurs que l’improvisation caractéristique du jazz
était interdite en musique, et que le jazz considéré comme une musique à
la fois « juive, bolchevique et nègre » conduit Goebbels à créer un jazz
nazi. « Charlie and his orchestra ». Les paroles devenaient de la
propagande nazie.
C’est une recension de la « musique dégénérée », où l'anathème était jeté
sur la modernité du début du XXe siècle et sur la musique « juive ». La
couverture de la brochure de l'exposition représentait un Noir jouant du
saxophone avec l'étoile de David au revers de son veston, détournement
abject de l'opéra jazz d'Ernst Krenek, Jonny spielt auf, grand succès des
années 1920. À l'occasion de l'exposition étaient présentées les théories
sur « musique et race », qui aboutirent à la publication, en 1940, d'un
Dictionnaire des juifs dans la musique.
La notion même de "musique dégénérée" (Entartete Musik), objet de
l’exposition de Düsseldorf, ne fait pourtant que démontrer la diversité des
styles concernés et le caractère éminemment racial et politique des
critères retenus.
C'est ainsi que de très nombreux compositeurs et interprètes, taxés de
judaïsme, de dégénérescence ou de bolchevisme, ont perdu, et ce dès
1933, tout moyen d'expression et de subsistance, car impur et non
conforme au national-socialisme.
Toutes ces musiques, toutes ces œuvres, cette exposition ne les expose
pas : au contraire, elle les exhibe, pêle-mêle — toutes ces œuvres, elle les
accompagne des commentaires les plus corrosifs, des commentaires les
plus agressifs, afin de les rendre ridicules, afin de mieux les mettre en
accusation, afin de mieux les mettre au pilori.
.
Schönberg, surnommé « le charlatan sans racines », est visé. «
Quiconque en mange, en meurt », fulmine Goebbels.
Les grandes figures de la musique atonale, ces « faiseurs de bruits »,
subissent le même sort. Schönberg, Berg et Webern. Korngold, Weigl,
Rathaus, Glanzberg et Zemlinsky, beau-frère de Schönberg font partie du
pilori.
Sont tout particulièrement visés la « musique nègre », autrement dit le
jazz, et les compositeurs juifs, dont certains, comme Schoenberg, sont les
représentants d'une avant-garde pour laquelle les nazis n'ont que haine et
mépris. Ainsi, la musique atonale - dont un critique de l'époque considère
qu'elle détruit « cet élément très évidemment allemand qu'est l'accord
parfait » - est pour les nazis le produit par excellence de « l'esprit juif ».
Les nazis lui opposent Wagner, non sans quelque absurdité, si l'on garde à
l'esprit ce que lui doit la musique moderne et Mahler et Schönberg en
particulier. Wagner, auteur d'un pamphlet antisémite, Le judaïsme en
musique, incarne, aux yeux des idéologues du régime, une musique
censée régénérer l'âme allemande, sur laquelle les Juifs sont accusés
d'avoir exercé leur influence néfaste.
Interdits de concert, chassés des orchestres et des conservatoires, privés
de toute possibilité de gagner leur vie au pays de Bach et de Beethoven,
nombreux sont les compositeurs et interprètes, juifs ou non, qui
choisissent de s'exiler, notamment aux Étatis-Unis. C'est le cas, de Kurt
Weill, d'Hindemith ou de Schoenberg.
Mais beaucoup d'autres, malgré la qualité de leur œuvre, et quel qu'ait été
leur destin, sont tombés dans l'oubli. Ils commencent à peine d'en sortir.
Les compositeurs et les interprètes de la musique dégénérée
La liste est longue de plus de 200 noms aussi citons simplement :
Compositeurs :
Schönberg, Schreker, Kurt Weill, Hans Eisler ami de Brecht, Victor
Ullmann, Joseph Marx, Pavel Haas, Franz Schmidt, Richard Stein, Errwin
Schuloff ou Jefim Golyscheff, Erich Korngold, Miklos Rozsa, Eric Zeisl,
Franz Waxman (oratorio La Chanson de Terezin ), Paul Hindemith,
Zemlinsky (symphonie lyrique), Rathaus, Rudolf Karell, Léon Jessel,
Norbert Glansberg Stravinsky aussi, qui lâchement protesta en hurlant
qu’il n’avait jamais été« communiste, matérialiste, athéiste ou bolchéviste.
» lettre du 14 avril 1933.
Darius Milhaud certes, mais aussi Webern mis aussi à l’index tout en étant
pro-nazi, et qui voulut convaincre Hitler que le dodécaphonisme assurerait
la domination allemande sur la musique pendant mille ans ! Bartók
considérant comme un honneur le fait d'être traité de « dégénéré » par le
régime Nazi aurait lui-même demandé que sa musique soit incluse dans
l'exposition.
Mais c’est essentiellement sur trois compositeurs que s’acharnèrent les
nazis : Meyerber, Mendelssohn, Mahler.
Ces trois compositeurs sont jugés comme la source de la dégénérescence
juive au sein de la musique romantique allemande au XIXè siècle. Ainsi
Blessinger, grand théoricien antisémite, voyait dans Mendelssohn le
modèle du "Juif assimilé", dans Meyerbeer celui du "Juif affairiste sans
scrupules" et dans Mahler "le type fanatique du rabbin d'Europe de l'Est"
(Mahler est né dans les territoires de l'actuelle République Tchèque).
Meyerbeer restait le rival heureux de Wagner, donc un ennemi.
D'autres furent également maudits.
Ernst Krenek, qui n’est pas, lui, d’origine juive, est également flétri parce
qu’il utilise le jazz - « cette invasion nègre », Goebbels, encore ! - dans
son opéra Jonny mène la danse (1927). L’auteur, qui met en scène les
amours d’un homme noir et d’une femme blanche, est accusé d’être le «
pionnier du mélange racial ». Avant-gardiste, il détourne à dessein l’opéra
sérieux, son retour à la mélodie, au conte, au mythe, au sol et au sang,
tels que prônés par Richard Strauss. Ce dernier, malgré ses démêlés avec
les autorités, fit l’objet d’un consensus car ses compositions répondaient
parfaitement aux attentes du régime : prédominance de la ligne
mélodique et nostalgie d’un monde révolu.
Interprètes :
La vie culturelle à Berlin était soutenue par Klemperer et le Kroll Opera, à
Vienne Bruno Walter avant l’Anschluss faisait rayonner la musique, Fritz
Busch régnait sur la musique de chambre. Tous durent fuir.
Par contre l'ordre nazi délivrera de faux certificats d’aryanité pour Johann
Strauss, Franz Lehar, idoles de la vie viennoise qui ne pouvait valser sur
des notes juives. On en vint à détourner les paroles de jazz pour en faire
sur les mêmes airs de belles chansons allemandes.
La musique officielle national-socialiste
Plusieurs compositeurs s'arrangèrent plutôt bien avec le régime.
Cérémonie des jeux olympiques, des grandes messes nazies, pour cela
ces musiciens furent mis à contribution. Mais il n’y eut pas de musiciens
véritablement emblématiques de ce nouvel ordre fasciste. Trop de talents
avaient fui et les compositeurs favorables aux thèses nazies étaient en fait
Werner Eck et Carl Orff, dont les célèbres Carmina Burana connurent un
grand succès après leur création en 1937, Hans Pfitzner et Richard
Strauss, monstre d’égoïsme qui poursuivait son bonhomme de chemin
sans révolte ni soumission.
Aussi on fit appel aux morts qui ne pouvaient pas contredire le Führer.
Bach, Beethoven, mais surtout et avant tout Wagner et Bruckner.
Bayreuth devint la résidence secondaire d’Hitler. Il y célébrait ses
anniversaires et pouvait se vautrer dans les mythes dont il enveloppait sa
tuerie. Bayreuth sera donc le temple du nazisme et Wagner son Dieu :
l’ouverture de Rienzi est l’hymne officiel des cérémonies du parti, Les
maîtres Chanteurs de Nuremberg l’opéra culte.
La recherche d’une musique pure conforme à la pureté aryenne ?
L’art nazi, figé en stéréotypes, fondé sur la dynamique du groupe agressif,
a besoin d’harmonie et de sons rassurants selon les lois de l’habitude.
Musique chorale et classique, qui favorisent les élans de foule, sont
souhaitées. Exaltation des blocs orchestraux. Rythmiques répétitives, d’où
ne se détache aucun élément particulier, retour à la mélodie, au conte, au
mythe, au sol et au sang.
Des rituels de " grande messe " contre la pratique de la réflexion solitaire
évitent tout risque de pensée négative.
Les Nazis espérèrent mettre en place la preuve du beau par le laid, et
entretenir l'illusion d'un monde paysan atemporel par le discrédit des
œuvres travaillées par les affres de la modernité industrielle…
C'est ainsi que face à l'exposition des " arts dégénérés ", le citoyen
allemand était convié à apprécier, dans un autre pavillon, l'exposition des
" Arts allemands ", un ensemble d'œuvres académiques et rassurantes.
Il fallait flatter le conformisme des classes moyennes, apeurées par le
dérèglement du monde traditionnel par l'économie capitaliste industrielle.
Donc la modernité effrayait et le bon peuple se réfugiait dans les mythes
éternels et la propagande édifiante du guide. " La culture Nazie " fut
réactionnaire par essence, elle se positionna en s'opposant à toute
innovation. Cette "épuration " des arts (qui provoqua l'exil des plus grands
créateurs) ne rencontra pas de résistance majeure dans la population, les
goûts de Hitler rejoignant ceux de la classe moyenne en flattant son
conformisme et son anti-intellectualisme.
" En vérité, à l’universalisme de la culture progressiste, les nazis ont
opposé une culture de race, une culture populiste. Inspirés par l’ultra-
conservatisme, ils ont défendu l’archaïsme et la tradition contre l’évolution,
le classicisme contre l’expressionnisme, la figuration contre l’abstraction,
l’ordre contre la provocation dadaïste, la musique tonale contre le
dodécaphonisme. Voyant l’incarnation du métissage dans le jazz, ils le
dénoncèrent comme décadent, lascif, immoral, premier dans ce qu’ils
nommèrent « musique dégénérée ».(Laure Laufer dans Musique tuée,
musique tue)
Entre 1933 et 1945, les hauts dignitaires nazis décident de ce que le
peuple doit aimer en matière de musique. Pour la musique sérieuse, les
maîtres baroques, Beethoven, Bruckner et surtout Wagner (dont les
œuvres sont ancrées dans la mythologie germanique), les marches
militaires, les chants de propagande et les mélodies évoquant le “terroir”
(la fameuse Heimat). Pour la musique légère, il faut avant tout distraire
les foules et créer une impression de bonheur et d’insouciance. On voit
donc fleurir les comédies musicales, les bluettes et les revues dansées. Le
régime nazi engage d’excellents compositeurs et musiciens dont ils
exigent des œuvres de qualité, modernes, mais exemptes de toute trace
d’influence américaine. Ils doivent travailler selon des formes fixées par la
censure. C’est ainsi que naît un genre musical étrange, fortement
sentimental, où les improvisations sont en réalité prévues dans la partition.
Des années durant, les tubes du Troisième Reich, enjoués et populaires,
prétendent ainsi véhiculer la joie de vivre et l’âme romantique des
Allemands. Parallèlement, les nazis bannissent ce qu’ils décrètent être la
musique “dégénérée” : le jazz et toute tendance musicale venue d’outreAtlantique, les musiques “de nègres”, les œuvres dodécaphoniques, celles
de compositeurs d’origine juive ou de compagnons de route de Bertolt
Brecht comme Kurt Weill, Paul Dessau ou Hanns Eisler.
Les buts des nazis
Autant que de propagande, il s’agit de haine profonde, totale. Ce n’est pas
qu’une histoire du mauvais goût légendaire des Goebbels, Goering, Hitler
peintre viennois raté dès 1908, mais cette volonté d’anéantissement de
tout un pan de la culture, et cette peur panique de l’art moderne. La
pensée nazie va vers le paganisme des origines et rejette la raison
éclairante. Il s’agit aussi d’édifier un nouveau culte, un nouvel ordre
esthétique. Cette folie antisémite aura conduit à la haine totale. La
musique dégénérée aux yeux des nazis est bien plus qu’une catégorie
esthétique, c’est un critère IDEOLOGIQUE illustrant la vision du monde
nazie. Les deux se mélangent et se complètent, une musique acceptable
pour les nazis est interdite si elle est celle d’un sous-être ou d’un opposant.
Celle de proches idéologiques interdites si elle trop avancée.
La hantise de la dégénérescence, de la souillure, le mélange d’idéologie et
de goût petit-bourgeois ont donné cette notion d’art dégénéré.
La chasse à la dégénérescence en art aura donné dès l’arrivée au pouvoir
en 1933 une implacable répression. Toute une éclosion artistique aura été
brisée, et combien de carrières cassées, d’exils, de meurtres en camp de
concentration ou de suicides. Des centaines d’interprètes et de
compositeurs ont ainsi été frappés. Il y aura eu un Auschwitz culturel
aussi.
Le nombre des musiciens persécutés par les nazis se situerait entre 5 000
et 10 000 selon les sources. Comme Bertolt Brecht l'écrivait à Paul
Hindemith : « La musique n'est pas une arche sur laquelle on peut
survivre au déluge. »
Le comportement du régime nazi envers la musique ou les arts est un
révélateur important de sa folie meurtrière.
Le nazisme et la musique dégénérée
Qu’en est-il encore aujourd’hui ?
On a réhabilité toute la littérature interdite et tous les livres brûlés ont été
réédités, mais la musique dégénérée n’a pas eu encore sa reconnaissance,
pire on encense les pires musiciens du nazisme : Carl Orff, Richard
Strauss, Hans Pfitzner et la vision de la musique allemande par les nazis
n’a pas disparu loin de là : Beethoven génie tellurique que l’on continue à
jouer à la Furtwängler, Wagner reste le dieu de l’art total.
Il faut remarquer que certaines des œuvres mises au pilori ne s’en sont
toujours pas remises :
- long tunnel de la connaissance de Mahler jusqu’en 1970 !
- œuvres maudites qui n’ont jamais été jouées et dont on possède les
partitions Musiciens de Thérenzin encore ignorés.
- œuvres dont on se méfie encore (Mendelssohn, Kurt Weill)
- les bourreaux deviennent comme souvent les victimes (culte de
Schwarzkopf, Furtwaengler, Karl Böhm, Clemens Krauss, Hans
Knappertsbusch, le cas Karajan est plus compliqué. Et on fera de ces
collabos le cœur de la dénazification musicale des années 1950 !),
Douze ans de totalitarisme absolu doit nous rendre méfiant envers les
pouvoirs de la musique et son dévoiement. On est passé de Bach aux
camps de la mort. presque sans problème.
Mais il ne faut pas rejeter la musique allemande ni les autres musiques
d’ailleurs, car ces comositeurs ont éyté récupérés ou dévoyés. Et le tendre
et mystique Bruckner est si loin de toute horreur.
La banalité du mal a tout souillé, il ne faut pas qu’elle continue à
triompher.
Et ne plus faire de la musique une machine de guerre et de propagande
(autre exemple soviétique jusqu'en 1989 qui mériterait bien des études),
lui rendra sa liberté émotionnelle.
« La musique creuse le ciel » Baudelaire, cela reste toujours vrai, même si
le ciel a servi de tombeau à des millions de gens.
Gil Pressnitzer
Les sources de ce texte sont :
- du Closel, Amaury, Voix étouffées du IIIe Reich (Arles, Actes Sud)
- Coadou, François, Le concert de philo : 5 exercices en introduction à une
philosophie de la musique