II / Comment trouver « LA » mélodie
Transcription
II / Comment trouver « LA » mélodie
Composer sa chanson de A à Z « Au départ, le peintre a une toile. L’écrivain a une feuille de papier. Le musicien, lui, a le silence. » Keith Richards 1 Composer sa chanson de A à Z 2 Sommaire Petite présentation ...................................................................................................... 7 Laissez-moi vous en dire un peu plus sur ce guide… .................................................... 9 Alors comme ça vous voulez composer ? .................................................................... 14 Partie 1: Avant de commencer…. Chapitre 1 : Partir avec le bon état d’esprit ............................................................... 18 Démêler le vrai du faux: la FAQ de l’apprenti compositeur ...................................... 20 Cultiver le bon état d’esprit ....................................................................................... 27 Chapitre 2 : Trouver l’inspiration ................................................................................ 34 Qu’est-ce que l’inspiration ? ..................................................................................... 36 II / Comment trouver l’inspiration ? .......................................................................... 39 III / Passer de l’inspiration à la musique.................................................................... 47 Partie 2: Mettre un premier pied à l'étrier Chapitre 3 : Débuter sa composition .......................................................................... 53 I / Les composantes d’une chanson ......................................................................... 54 II / Par ou et par quoi commencer sa composition ? ................................................ 56 III / Les différentes méthodes de composition d’une chanson................................. 58 IV / Un dernier coup de pouce pour démarrer ......................................................... 61 Composer sa chanson de A à Z 3 Partie 3: Composer les 4 piliers d'une chanson Chapitre 4 : Pilier 1, l’accompagnement .................................................................... 65 I / Qu’est-ce qu’un accord ? ...................................................................................... 67 II / Comment trouver une suite d’accords qui sonne bien ?..................................... 68 III / Comment trouver une suite d’accords originale ? ............................................. 83 IV / Faire varier sa suite d’accords ............................................................................ 90 Chapitre 5 : Pilier 2, la mélodie ................................................................................... 93 I / Comment trouver une mélodie ? ......................................................................... 96 II / Comment trouver « LA » mélodie ? ................................................................... 101 III / Vérifier l’efficacité de sa mélodie ..................................................................... 109 IV/ le mot de la fin ................................................................................................... 113 Chapitre 6 : Lier l’accompagnement et la mélodie .................................................. 115 I / Créer une mélodie à partir d’une suite d’accords .............................................. 117 II / Trouver un accompagnement efficace pour sa mélodie ................................... 121 Chapitre 7: Pilier 3, les paroles ................................................................................. 127 I / Quel sujet aborder dans ses chansons ? ............................................................. 130 II / Le processus d’écriture des paroles d’une chanson .......................................... 134 III / Écrire des paroles qui ont de l’impact .............................................................. 138 IV / Choisir un titre .................................................................................................. 144 Composer sa chanson de A à Z 4 Chapitre 8 : Mettre en relation paroles et musique ................................................ 148 I / Écrire une mélodie à partir de paroles............................................................... 151 II / Écrire des paroles à partir d’une mélodie .......................................................... 154 III / Considérer l’écriture des paroles et de la mélodie simultanément ................. 156 Chapitre 9 : Pilier 4, le rythme .................................................................................. 158 I / Le tempo.............................................................................................................. 161 II / La structure rythmique ...................................................................................... 164 III / Trouver les rythmes .......................................................................................... 167 Partie 4: Développer la chanson dans son intégralité Chapitre 10 : Structurer son morceau ...................................................................... 170 I / La structure du morceau ..................................................................................... 173 II / Les sections d’une chanson ................................................................................ 176 III / Les différents types de structure ...................................................................... 178 IV / Comment structurer son morceau ? ................................................................ 185 Chapitre 11 : Composer sa chanson de bout en bout .............................................. 189 I / Evolution de l’accompagnement tout au long de la chanson ........................... 191 II / Evolution de la mélodie tout au long du morceau ............................................ 199 III / Evolution des paroles au cours du morceau .................................................... 204 IV / Evolution de la rythmique au cours du morceau ............................................ 209 Composer sa chanson de A à Z 5 Partie 5: Etre unique Chapitre 12 : Rendre ses compositions inoubliables............................................. 212 I / Attirer l’attention de ses auditeurs ..................................................................... 214 II / Transmettre de l’émotion grâce à sa musique .................................................. 220 III / Créer son identité musicale .............................................................................. 224 Conclusion ................................................................................................................. 227 Tracklist...................................................................................................................... 228 Remerciements......................................................................................................... 230 Composer sa chanson de A à Z 6 APARTÉ Si vous êtes en train de lire ces lignes, c’est que vous venez d’acquérir le livre « Composer sa chanson de A à Z ». Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour la confiance que vous me témoignez. Vous allez voir, vous n’allez pas être déçus. ;) Cependant, avant de rentrer dans le vif du sujet, j’aimerai faire un petit aparté : J’ai commencé l’aventure « Composer-sa-musique.fr » et de la composition il y a presque deux ans. Durant toute cette période, j’ai tâché de réfléchir et de théoriser des concepts souvent perçus comme abstraits et inaccessibles. Il m’a fallu de très nombreuses heures de travail, d’écoute, et de pratique pour arriver à développer la méthode que vous avez entre les mains. Le fruit de toutes ces réflexions et de tout ce long travail, je l’ai également partagé gratuitement et à travers une cinquantaine d’articles sur le site composer-samusique.fr, ce qui a permis à des milliers de personnes de progresser et de se faire plaisir grâce à la musique. Aussi, je vous demanderai simplement une chose en contrepartie : s’il vous plaît, respectez mon travail et tout le temps que j’ai pu y passer en ne piratant pas mon livre. Celui-ci constitue en effet pour moi une petite source de revenu qui m’est indispensable pour maintenir le site et vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Donc si vous ne possédez pas la version originale du livre, soyez cool et achetez m’en une copie, vous aurez fait votre petite BA de la journée. :) Encore merci pour votre intérêt, et bonne lecture, Alex Composer sa chanson de A à Z 7 Petite présentation Qui suis-je ? Je m’appelle Alex, j’ai 22 ans et je suis originaire de Lille. Je viens juste de finir mes études et de décrocher mon master 2 en commerce international. Parallèlement à ça, j’ai commencé mon parcours musical à l’âge de 4 ans. Après quelques années, j’ai fini par décrocher une médaille d’argent de solfège et un diplôme de fin d’études de piano en formation classique. L’aventure Composer sa musique Ma passion pour la musique a grandi au fur et à mesure des années, et à partir du moment où j’ai découvert des groupes comme Led Zeppelin ou les Rolling Stones. Comme tout jeune adolescent qui se respecte, j’ai moi aussi vite voulu créer mon propre groupe et mes propres chansons. Cependant, malgré ma solide formation musicale, je n’avais strictement aucune idée de la façon dont il fallait s’y prendre pour créer une musique. Comment créer une mélodie mémorable ? Comment trouver de bonnes paroles ? Comment trouver une suite d’accords qui sonne bien à l’oreille ? Je ne trouvais aucune réponse à mes questions et à ma grande surprise, le web ne m’a pas non plus permis de satisfaire ma curiosité. J’ai donc décidé de répondre moi-même à toutes ces questions en créant le site composer-sa-musique.fr. A la base, l’objectif de ce site était de créer une plateforme personnelle, une sorte de laboratoire de recherches me permettant de théoriser et de développer mes propres réflexions sur la composition musicale. Pour chaque problème que je rencontrais, j’adoptais une démarche scientifique afin d’y apporter une solution : tout d’abord, j’écoutais des heures de musique et je les analysais une à une pour tenter d’en comprendre les rouages et la mécanique. Ensuite, je me documentais le plus possible sur le sujet en demandant parfois directement conseil auprès de compositeurs chevronnés. Enfin, je mettais en pratique encore et encore les concepts dégagés sur mes propres compositions avant de les mettre par écrit et d’en faire un article. Composer sa chanson de A à Z 8 Très vite, j’ai remarqué que je n’étais pas le seul à me poser de telles questions et que mes articles trouvaient échos auprès de personnes partageant les mêmes difficultés que moi. Si bien, qu’aujourd’hui le site « composer-sa-musique.fr » constitue la première référence du web francophone sur la composition musicale avec près d’une centaine de milliers de visiteurs par mois. Et côté musique, ça donne quoi ? Je joue du piano depuis mon plus jeune âge et de la guitare depuis quelque temps. Je touche également à la MAO depuis quelques années (même si j’ai encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine !) Côté composition, j’ai monté un groupe de rock (plutôt 70’s influencé par Tame Impala, Led Zep, Ghinzu...) avec mes amis et on s’amuse plutôt bien. :) Pour ce qui est de mes préférences musicales, bien sûr je dirai avant tout le rock, mais j’écoute vraiment de tout. Je suis un gros amateur de musique qui recherche sans cesse de nouveaux groupes et ce, quel que soit le style musical : classique, électro, rap français, rap US, métal… j’apprécie vraiment tout. Vous pouvez d’ailleurs avoir une idée des groupes que j’affectionne tout particulièrement en allant faire un tour dans la section «Tracklist » page 230. Enfin, je suis un gros amateur de concerts et de festivals et j’essaie d’en faire un maximum (selon l’état de mes finances bien sûr ;)). Si vous en faites souvent vous aussi, qui sait, peut-être que nous serions amenés à nous croiser au détour d’une chope ou d’un slam! Composer sa chanson de A à Z 9 Laissez-moi vous en dire un peu plus sur ce guide… Quel est le but de ce guide ? L’idée d’écrire un guide sur la composition musicale a commencé à grandir en moi au fur et à mesure que je recevais le courrier des lecteurs de Composer sa Musique. J’ai remarqué que beaucoup d’entre eux (comme la majorité des personnes) percevaient la composition comme une activité inaccessible et réservée à une élite. « Oh mais tu sais Alex, moi je ne suis pas quelqu’un de créatif. Je ne peux pas composer. » « De toute façon la composition c’est un don. Soit on l’a en soi, soit on ne l’a pas. » « Moi ? Je ne suis ni un littéraire ni un artiste. Dommage, ce n’est pas fait pour moi… » « Je viens à peine de commencer à jouer de la guitare. Alors écrire toute une chanson… Laisse tomber je suis à des années lumières de pouvoir le faire. » Combien de fois ai-je pu m’arracher les cheveux en lisant de tels messages ! Et combien de fois ai-je pu lire de telles affirmations… Le gros problème avec la composition et la musique de façon générale, c’est que ce sont des activités soumises à un nombre incalculable de préjugés. Ces idées reçues font tellement parties des croyances populaires et sont tellement ancrées dans les mœurs, que les gens finissent par les croire et se les approprier. Ils finissent alors par renoncer à l’idée d’écrire une chanson sans même s’y être essayé. Or, contrairement à ce que l’on peut vous faire croire, tout le monde peut faire de la musique et tout le monde peut créer une chanson. Tout ce qu’il faut pour réussir, c’est une bonne dose de motivation, un soupçon de discipline, et de bonnes ressources sur le sujet. Composer sa chanson de A à Z 10 D’où l’idée de créer ce guide : je voulais vous donner tous les outils nécessaires pour vous permettre de créer vos propres musiques. Je voulais également balayer tous ces préjugés et cette image élitiste de la composition en vous prouvant que tout le monde peut y arriver à condition de s’en donner les moyens. Qu’est-ce que ce guide ? Ce guide constitue l’aboutissement de toutes mes recherches et de toutes mes réflexions sur la composition musicale. Ce que vous avez entre les mains, c’est le résultat d’heures de recherche, de questionnement, de remise en question, et bien sûr de pratique sur la composition. Ce guide apporte des réponses simples et concrètes à tous les problèmes rencontrés par l’apprenti-compositeur. Avant de le rédiger, j’ai d’ailleurs sondé plus de 750 lecteurs de Composer sa Musique pour connaître avec précision les principales difficultés rencontrées par une personne désireuse d’écrire une chanson. A partir de là, j’ai pu comprendre au mieux vos besoins et développer en conséquence une méthode pour vous aider à créer vos propres chansons de A à Z. Ce que ce guide n’est pas Certes le guide va vous donner de nombreuses pistes et de nombreux outils pour vous aider à composer. Cependant, il ne constitue en aucun cas une méthode miracle. Ne vous attendez pas à y trouver des formules magiques pour réussir à créer le « tube de l’année en 4 minutes 30 » ou pour « composer la mélodie du siècle en 3 étapes ». Hé oui, les méthodes miracles, ça n’existe pas ! Il n’y a pas de secret : pour réussir il va falloir bosser !! D’ailleurs, je préfère vous prévenir tout de suite : ne vous attendez pas à devenir le plus grand compositeur de tous les temps juste après avoir fini de lire le guide. Enfin si, peut être que vous allez le devenir (et je vous le souhaite !) mais pour cela il va vous falloir du temps. C’est surtout à force de pratique et de travail que vous deviendrez meilleur. La composition et la musique ne peuvent pas être acquises du jour au lendemain. C’est un travail de longue haleine qui va vous tenir éveillé pendant un certain temps. Des personnes ont d’ailleurs dédié leur vie entière à la composition et continuent d’apprendre et de progresser chaque jour ! Composer sa chanson de A à Z 11 Je vous conseille donc d’appréhender ce guide comme un livre de cuisine : vous y trouverez la marche à suivre pour atteindre vos objectifs, mais seul vous pouvez arriver à les concrétiser. De même, ce n’est pas parce que vous aurez fini de lire le livre que vous deviendrez tout de suite un grand chef. Avant d’atteindre ce niveau, il va falloir que vous vous entraîniez beaucoup. Mais plus vous mettrez les recettes en pratique, et plus vous progresserez ! Le petit manuel d’utilisation du guide: tout ce qu’il faut savoir pour l’utiliser au mieux ! Je suis totalement débutant en composition. Je peux quand même comprendre ce guide ? Oui. J’ai vraiment écrit ce guide dans l’optique qu’il soit compris par le plus de monde possible, y compris le débutant le plus total (je faisais même lire les chapitres à mes parents pour voir s’ils y comprenaient quelque chose). Mais si ce n’est pas encore fait, je vous conseille tout de même de télécharger mon guide gratuit « L’Essentiel du solfège pour Composer » qui vous aidera à comprendre les notions les plus techniques et la théorie de la musique. D’ailleurs, vous verrez que pendant les chapitres, si jamais un concept présenté fait appel à un savoir théorique, je mettrai un lien direct vers le tutoriel vidéo concerné. Enfin, je tenais également à rassurer les plus expérimentés d’entre vous : vous aussi vous trouverez votre compte avec ce livre car j’ai vraiment eu à cœur de recouvrir tous les aspects de la composition, même les plus complexes. Quel style musical va me permettre de composer ce guide ? Ce livre est un guide de composition général. Je n’ai pas voulu privilégier un style plutôt qu’un autre (sinon il y aurait eu beaucoup trop de choses à dire et j’aurai dû écrire prêt de 10 livres pour réussir à traiter des spécificités de chaque courant musical). J’ai donc fait en sorte de partager des astuces qui s’appliqueront et qui fonctionneront quel que soit le style musical que vous jouez (rock, hip-hop, électro, blues, classique…). Composer sa chanson de A à Z 12 Comment dois-je aborder ce guide ? J’ai essayé de construire ce guide sur une logique progressive. Personnellement, je vous conseille donc de le lire en commençant par la première page (quelle originalité !), ça vous aidera à créer votre chanson progressivement et étape par étape. Néanmoins, j’ai conscience qu’il n’existe pas une seule méthode de composition et que la façon d’aborder la composition est propre à chacun. De plus, je ne voulais pas que le livre se transforme en une « méthode universelle » ne dictant qu’une seule façon d’écrire une chanson. Je voulais vous aider à trouver votre propre façon de composer. J’ai donc fait en sorte que le guide s’adapte à chacun d’entre vous en le découpant en plusieurs parties spécifiques. Ainsi, vous pouvez très bien lire le livre d’une page à l’autre mais vous pouvez aussi l’adapter à vos envies en jonglant entre les parties qui vous intéressent. Enfin, n’oubliez pas de pratiquer et de mettre en application au fur et à mesure ce que vous apprenez. Ce guide n’est pas un bon livre de chevet qui va vous permettre de vous endormir ! Mon but est de vous pousser à l’action et de vous bouger. Pour ce faire, vous trouverez en fin de chaque chapitre un encart intitulé « A vous de jouer » contenant des exercices. Je compte sur vous pour faire ces exercices ! C’est le meilleur moyen de progresser : lisez, intégrez, et pratiquez ! D’accord j’ai tout compris. Mais euh… lire une méthode de composition musicale, ça ne va pas nuire à ma créativité ? C’est une très bonne question. On me l’a d’ailleurs souvent posée à partir du moment où j’ai évoqué l’idée d’écrire un guide dédié à la composition musicale. Car il est vrai que la musique est la forme de liberté la plus absolue et chacun est libre de se l’approprier à sa manière. De plus, je ne suis personne pour pouvoir prétendre vous inculquer comment écrire une chanson sachant qu’il existe des multiples façons de faire propres à chacun. J’ai vraiment beaucoup réfléchi à la question et je suis conscient de tout cela. Cependant, je reste persuadé qu’il existe certaines petites « techniques » qui vous permettront de trouver le déclic et qui vous aideront à progresser dans votre quête musicale. Même si la musique est une entité complexe et indomptable, il existe Composer sa chanson de A à Z 13 quelques petits trucs, quelques petites astuces, qui vous aideront à mieux l’appréhender. Et c’est l’ensemble de toutes ces astuces que j’ai voulu répertorier dans ce guide. Aussi, je pense que ce guide n’est pas en soi une méthode de composition qui vous explique de façon mécanique comment procéder pour écrire une chanson étape par étape, mais plutôt une boite à outils qui vous apportera des solutions pour surmonter chaque difficulté du processus de composition. Choisissez les outils qu’il vous faut ! © zigazou76 Composer sa chanson de A à Z 14 Alors comme ça vous voulez composer ? Alors ça y est, vous vous êtes enfin décidé à faire le grand saut et à créer vos propres chansons. Vous êtes peut-être un débutant qui fait ses premiers pas dans le monde de la musique, un autodidacte à la recherche de connaissances supplémentaires, un passionné cherchant à se faire plaisir et à s’amuser, ou encore une future star en puissance ambitionnant de créer des tubes planétaires. Quoi qu’il en soit, vous venez de prendre une décision importante : cette fois ça y est, vous allez créer vos propres chansons (les murs de votre salon sont prêts à trembler !). Eh bien laissez-moi vous dire une chose : vous avez fait le bon choix et je vais vous expliquer pourquoi. Bienvenue chez les chercheurs d’or La composition est un monde totalement fascinant. En franchissant ses portes, vous vous apprêtez à prendre part à une aventure absolument incroyable. Imaginez plutôt : fondamentalement, il n’existe que 7 notes et 15 sons différents. Et pourtant, la combinaison de ces sons, la multiplicité des instruments, et l’immense possibilité en termes d’arrangements vous permet d’obtenir un nombre quasi infini de chansons. Depuis l’existence de l’Homme, des millions de chansons ont en effet été composées, une multitude de courants musicaux ont été définis et des milliards de sonorités ont été créés. Quand on y pense, c’est quand même fou non ? Et pourtant, de nouvelles musiques continuent d’être créées chaque jour et certaines d’entre-elles continuent de marquer l’Histoire de leur empreinte. En d’autres termes, les possibilités de créations sont tellement infinies, que tout est encore à faire. Le nombre de chansons qui reste à inventer est incalculable et de nouveaux horizons musicaux ne demandent qu’à être découverts. C’est comme si vous entriez dans une immense caverne remplie de trésors. Maintenant, il ne vous reste plus qu’à vous munir d’une pioche et à récolter les pépites. ;) Composer sa chanson de A à Z 15 Le pouvoir de la création Savoir créer ses chansons constitue en soi un pouvoir exceptionnel : vous êtes libres de créer selon votre bon vouloir les chansons de votre choix. C’est génial non ? Vous êtes libres de faire absolument tout ce que vous voulez. Imaginez que vous trouviez dans la rue un iPod contenant des chansons correspondant en tout point à vos goûts musicaux. Et bien c’est exactement ce que permet de faire la composition : elle vous donne le loisir de créer des chansons à votre image et conformément à vos propres critères esthétiques. Plus besoin de chercher pendant des heures des chansons susceptibles de vous plaire puisque vous pourrez créer ces chansons. Vous avez du mal à trouver des chansons avec un beau solo de piano au milieu ? Qu’importe puisque vous allez la créer. Vous écoutez aussi bien du rap que du métal et vous aimez mélanger les genres ? Génial ! Faites-le donc ! Absolument rien ne peut vous empêcher de créer ce que voulez. La seule limite qui se dressera devant vous, ce sera celle de votre imagination. Un formidable moyen d’expression Je ne pense rien vous apprendre en vous disant que la musique est un formidable moyen de communication permettant d’exprimer avec bien plus d’intensité vos émotions que ce que les mots permettent. La musique commence là où s’arrête le pouvoir des mots Richard Wagner Par exemple, ne vous est-il jamais arrivé d’écouter une musique et d’y trouver dans son air ou ses paroles un écho au plus profond de vous-même ? Ne vous est-il jamais arrivé de sourire bêtement car une musique vous rappelez un moment heureux ? Ou au contraire ne vous est-il jamais arrivé de vous sentir profondément triste ou nostalgique à l’écoute d’une chanson ? Ne me mentez pas, je vous vois d’ici sous la couette et la morve au nez. :) Bref, comme vous le voyez, la musique est un formidable moyen d’extérioriser ce que vous ressentez au plus profond de vousmême pour le communiquer avec les autres. Composer sa chanson de A à Z 16 Une dimension culturelle Le pouvoir de communication de la musique ne s’arrête pas seulement à vous, il permet également de toucher les autres. Par exemple, il n’est pas rare qu’une musique puisse bouleverser une existence ou inspirer une vocation. Mais plus encore, la musique permet d’agir sur le plan culturel en exprimant un message ou en représentant une idéologie. Si on jette un œil sur les différents courants musicaux, on voit ainsi que le blues a permis de porter le message de la condition du noir américain du 19ème siècle, le rock psychédélique celui du mouvement hippie des années 70, le rap celui du soulèvement du Bronx, et le jazz à quant à lui permis la rencontre et la fusion des cultures occidentales et africaines. Faire la musique, c’est donc prendre part à la création de la dimension culturelle de l’humanité et témoigner de son état à travers les âges. Maintenant que vous avez compris l’ensemble des possibilités qui se dresse devant vous, je pense que vous êtes prêts à faire le grand saut. Et ça tombe bien car on va commencer sans plus tarder. Plus qu’écouter de la musique, vous allez maintenant en créer ! © Skinnydiver Composer sa chanson de A à Z 17 PARTIE 1 : Avant de commencer…. Chapitre 1 : Partir avec le bon état d’esprit……….18 Chapitre 2 : Trouver l’inspiration………………………34 Composer sa chanson de A à Z 18 Chapitre 1 : Partir avec le bon état d’esprit Dans cette partie vous allez apprendre : La vérité sur les nombreuses questions que se pose le débutant avant de composer : - Faut-il vraiment connaître le solfège pour composer ? - Faut-il maîtriser un instrument pour écrire une chanson ? - La composition est-elle innée ? Faut-il un don pour cela ? Comment développer un mental de winner pour progresser rapidement en composition ? Une technique infaillible pour croire en vous et vous débarrasser de toutes vos pensées négatives telles que « je ne suis pas assez doué », « je n’y arriverai jamais », ou encore « je ne suis pas fait pour ça » Une technique pour vous aider à rester motivé tout au long de votre apprentissage Composer sa chanson de A à Z 19 Introduction La façon dont vous allez appréhender la composition portera une immense influence sur votre progression. Si vous partez avec un état d’esprit positif, il y a de fortes chances pour que vos progrès soit fulgurants. Au contraire, si vous cultivez des pensées négatives telles que « je n’y arriverai pas », « je ne suis pas fait pour ça », ou « je n’en suis pas capable », vous ralentirez sensiblement votre progression ou pire, vous n’arriverez jamais à composer. L’état d’esprit est une dimension souvent sous-estimée mais je peux vous garantir qu’elle constitue l’un des principaux facteurs de réussite de la composition. Encore plus que la pratique, que l’inspiration, ou que les techniques, c’est votre capacité à croire en vous-même qui vous permettra de réaliser de belles chansons. Le but de ce chapitre sera de vous apprendre à adopter un état d’esprit positif vis-àvis de vous-même et de la composition. Pour ce faire, nous allons agir sur les deux facteurs responsables de l’idée que vous vous faîtes de la composition : Le facteur « préjugés » qui est un facteur externe : De nombreux préjugés circulent sur la composition, ce qui fait passer cette activité pour une discipline difficile. Dans une première partie, nous nous attacherons donc à rétablir la vérité sur ces préjugés afin de débarrasser votre esprit de toutes ces croyances négatives. Le facteur « état d’esprit » qui est un facteur interne. La perception que vous vous faîtes de la composition va grandement influer sur vos résultats. Dans cette seconde partie, nous verrons donc comment cultiver le bon état d’esprit afin d’obtenir un mental à toutes épreuves ! Notre but : Rétablir les préjugés et cultiver le bon état d’esprit pour entretenir une perception positive de la composition et démultiplier vos chances de réussite. Composer sa chanson de A à Z 20 I / Démêler le vrai du faux: la FAQ de l’apprenti compositeur « Il faut maîtriser tous les aspects du solfège avant de composer », « de toute façon la composition soit on l’a en soi soit on ne l’a pas »… Je suis sûr que vous avez déjà entendu de telles affirmations au moins une fois dans votre vie. Il existe en effet de très nombreuses croyances populaires sur la composition. Parfois, certaines d’entre elles sont tellement ancrées dans les mœurs que les gens finissent par les croire et se les approprier. Le problème, c’est que ces croyances agissent grandement sur la perception que vous vous faîtes de la composition et surtout, la majorité d’entre elles sont fausses. Ces croyances sont en quelque sorte des parasites et ont pour conséquence de freiner inutilement votre progression. J’ai donc voulu revenir avec vous sur les principales questions que peuvent se poser les débutants (faut-il connaître le solfège pour composer, faut-il être doué avec son instrument, faut-il avoir un don pour composer) afin d’y répondre objectivement et rétablir la vérité. Dans certains cas, vous verrez que les croyances populaires sont bien loin de la réalité ! Faut-il avoir connaissance du solfège pour composer ? C’est LA grande question que se pose la majorité des gens avant de composer (et la majorité des gens qui ont la flemme d’apprendre le solfège avant de faire de la musique^^). L’école des instinctifs Vs l’école des théoriciens En général, deux grandes écoles se distinguent et donnent deux avis diamétralement opposés à cette question : Tout d’abord il y a l’école des : « Non ce n’est pas nécessaire car il est tout à fait possible de faire de la musique et de créer des chansons sans avoir aucune notion de solfège ». Souvent, pour étayer ces propos, cette école cite l’exemple du légendaire Composer sa chanson de A à Z 21 guitariste Jimi Hendrix qui a réussi à révolutionner la musique sans pour autant n’avoir jamais mis les pieds dans une école de musique. Pour eux, la musique est une affaire d’instinct et doit avant tout être basée sur le ressenti et les émotions. C’est d’ailleurs pour cela qu’ils détestent tant le solfège : ils le perçoivent comme une barrière à leur créativité. Pour eux, toutes ces règles qui intellectualisent la musique ne permettent que de s’enfermer dans des schémas et de rendre la musique trop lisse, trop prévisible, et trop conventionnelle. Jimi Hendrix, l’idole des « instinctifs » © Francisca Et puis de l’autre côté, on a les partisans du solfège. Pour eux, le solfège est un élément indissociable de la musique et son étude est absolument nécessaire pour pouvoir progresser que ce soit dans l’étude de son instrument ou de la composition. Ils n’hésitent pas à en vanter les mérites et considèrent que c’est une étape nécessaire à franchir pour devenir un bon musicien. Ils savent que le solfège leur a beaucoup apporté et qu’il peut être utile. De ce fait, ils n’hésitent pas à préconiser systématiquement son étude à tout bon apprenti musicien. Quant est-il de vous ? Vous êtes-vous reconnus dans l’une de ces deux descriptions ? Faites-vous partie des théoriciens ou des instinctifs ? Et à votre avis, quelle approche est la bonne ? Laquelle des deux écoles est la plus proche de la vérité ? Réponse dans le prochain épisode ! Mais non, je plaisante, on va voir ça tout de suite. ;) Composer sa chanson de A à Z 22 Comme dans toute chose, la bonne réponse se situe souvent dans l’équilibre. Il n’y a pas une vision qui prédomine sur l’autre (pouah comment il se mouille pas l’autre !) Les deux écoles se valent, chacune d’entre elle possède sa part de tort et de vérité. Ne faites pas l’erreur d’attendre… Fondamentalement, il n’est pas nécessaire de connaître le solfège pour composer. Après tout, improviser une mélodie entraînante dans sa tête constitue déjà en soi une composition. A ce titre, je dirai donc que « l’école instinctive » à raison. De plus, les partisans du solfège commettent très souvent une erreur que les instinctifs ne font pas : ils ont une telle estime des bienfaits du solfège qu’ils en viennent à faire l’amalgame entre « apprendre la musique » et « apprendre le solfège ». Pour eux, il faut nécessairement connaître le solfège pour faire de la musique et composer. « Si tu veux savoir faire de la musique (et donc composer), il faut que tu apprennes le solfège ! » N’avez-vous jamais entendu cette phrase dans votre vie ? :) ». Or, non seulement cette croyance est fausse, mais en plus elle ralentit sensiblement leur progression. En effet, même si le solfège leur donnera des outils pour les aider à composer, il ne leur apprendra jamais à composer une chanson en tant que tel. Et c’est là que se situe toute la nuance : le solfège est au service de la composition mais il n’en est pas à l’origine. A cause de cet amalgame, les théoriciens perdent beaucoup de temps. Estimant qu’ils ne connaissent pas encore suffisamment le solfège, ils pensent qu’ils n’ont pas le niveau requis pour composer et ne font finalement rien. Ils préfèrent « attendre » d’avoir un niveau théorique suffisant avant de se lancer. Pour prendre un exemple, je dirai que leur comportement revient à penser qu’il faille parfaitement connaître une notice d’appareil photo avant de se mettre à photographier. Mais vous vous doutez bien que ce n’est pas comme ça que ça marche : ce n’est pas parce ce que vous connaîtrez théoriquement chacune des fonctionnalités de votre appareil que vous ferez de bonnes photos. Ce qui vous fera progresser, c’est la pratique. La théorie viendra quant à elle après, et en soutien de ce que vous allez acquérir sur le terrain. Ne faites donc pas cette erreur trop commune de considérer que la connaissance du solfège est une condition sine qua non de l’apprentissage de la composition : même si vous ne connaissez rien au solfège, lancez-vous quand même dans la composition. Composer sa chanson de A à Z 23 C’est le seul moyen pour que vous puissiez vous améliorer dans cet art. Vous pourrez apprendre le solfège en parallèle de votre apprentissage. Vous avez peur de ne pas avoir assez de connaissances pour composer ? Rassurezvous : si vous savez chantonner un air qui vous passe par la tête et dire si une musique vous plaît ou non, vous avez déjà en main tous les ingrédients nécessaires pour composer vos premières chansons. Et puis, après avoir fini la lecture de ce livre, vous en saurez déjà bien assez pour pouvoir écrire une chanson. ;) N’ayez pas peur de vous lancer © Yves Tennevin … Mais ne négligez pas les avantages du solfège pour autant Penser qu’il faille absolument maîtriser le solfège avant de composer est une croyance aussi erronée que de considérer que l’apprentissage du solfège est inutile et nuit à la créativité. Sur ce point, c’est donc les théoriciens qui ont raison. Le solfège est en effet un formidable outil en faveur, et au service de la musique. Il vous permettra de comprendre la logique de la musique et vous fera gagner un temps considérable dans votre processus de composition. S’en priver revient à renoncer à une main tendue vers vous qui vous apporterez de l’aide. Imaginez une personne voulant résoudre un rubik’s cube : elle aura le choix d’y arriver à force de tâtonnement et de persévérance, ou de le résoudre en quelques secondes après avoir appris son fonctionnement à travers les algorithmes. C’est ce que permet le Composer sa chanson de A à Z 24 solfège : comprendre le pourquoi et disposer d’outils pour arriver plus facilement à réaliser son objectif. Si vous voulez que je vous apporte des exemples concrets, voilà ce que permet (entre autres) de connaître le solfège : - Connaître une langue supplémentaire : celle de la musique. La connaissance du solfège vous permettra de déchiffrer des partitions et d’accéder par la même occasion à des milliers d’œuvres. - Savoir repérer les tonalités. Et donc vous permettre de trouver les bons accords pour accompagner votre mélodie, ou encore les bonnes notes pour réussir votre improvisation - Maîtriser les gammes, pour vous aider à écrire un solo explosif à la guitare ou arranger harmonieusement deux parties instrumentales différentes. Comprendre précisément les techniques utilisées par vos artistes préférés afin de pouvoir les reproduire dans vos propres compositions - - Vous aidez dans la retranscription musicale d’un morceau - Éviter le syndrome de la page blanche musicale Et pour ceux qui considèrent que le solfège est un frein à la créativité, là encore ils se trompent lourdement. Disposer d’outils ne veut pas forcément dire dépendre uniquement de ces outils. Les danseurs en sont la parfaite illustration : est-ce que la connaissance de pas de danses et de chorégraphies les empêchent de développer leur propre façon de danser ? Bien sûr que non. Il suffit d’ailleurs de regarder des breaks danseurs pour s’en convaincre : chacun d’entre eux a appris les mêmes figures mais ils sont tous différents lorsqu’ils se mettent à danser. Pourquoi ? Parce que la musique tout comme la danse permet de refléter la personnalité de chacun. Il n’y a donc pas de soucis à se faire concernant le côté instinctif et émotionnel de la composition. La musique étant par définition une question de goût et de personnalité, qu’une personne ait recours au solfège ou non pour composer, ne changera pas la donne et la musique permettra toujours de refléter ce que chacun ressent. Vous avez malgré tout la flemme d’apprendre le solfège et vous pensez cette épreuve insurmontable ? Pas de panique ! Comme j’en parlais précédemment, je vous propose de télécharger gratuitement un guide numérique sur le site composer-samusique.fr qui vous expliquera tout ce qu’il faut connaître de A à Z, et à partir de 0. Maintenant, vous n’avez plus d’excuses pour ne pas vous y mettre. ;) Composer sa chanson de A à Z 25 Dois-je avoir un niveau élevé avec mon instrument pour composer ? Pour être honnête, je pense qu’il vaut mieux apprendre à jouer d’un instrument avant de composer. La pratique d’un instrument vous aidera en effet à mieux comprendre la musique et la construction des morceaux. Et puis, avant de créer de la musique, mieux vaut savoir en jouer non ? ;) Mince alors… Moi qui suis un novice complet, je fais comment pour composer ? Pas de panique ! J’ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer : - La première, c’est que vous n’avez pas besoin d’être un virtuose pour créer une chanson. Si vous êtes déjà capable d’enchaîner différentes suites d’accords, alors ne cherchez pas plus loin : vous avez déjà un niveau amplement suffisant pour composer. Beaucoup de très belles chansons sont d’ailleurs très simples dans leur construction et ne demandent pas un niveau technique particulièrement élevé pour être jouées. Je pense par exemple à Knockin’ On Heavens Door de Bob Dylan, à la majorité des chansons des Beatles, de Coldplay, d’Oasis et j’en passe… Comme quoi, technicité et complexité ne sont pas forcément synonymes de beauté… De plus, grâce à la MAO les choses sont maintenant devenues beaucoup plus faciles. Il vous suffit en effet de disposer de quelques notions en piano pour pouvoir commander votre clavier maître MIDI et ainsi écrire les parties musicales de n’importe quel instrument. C’est beau la technologie ! - Et la seconde bonne nouvelle, c’est que vous avez incroyablement de chance d’être un débutant complet. De la chance d’être débutant ? Qu’est-ce qu’il raconte ? Il est devenu fou ou quoi ? Mais non ! Il suffit simplement de regarder la situation sous un autre angle. Apprendre simultanément la composition et votre instrument, constitue une excellente façon d’accroître votre motivation. Plus vous progresserez dans la pratique de votre instrument, et plus vous élargirez vos possibilités en termes de composition. Composer sa chanson de A à Z 26 En étant un débutant complet, vous pourrez ainsi mettre en place un cercle vertueux pour progresser aussi bien dans la pratique de votre instrument que dans celle de la composition. Est-ce que la composition est quelque chose d’inné ? Alors là, je peux vous répondre franchement : NON. Pourtant, cette idée reçue est très populaire. Tellement populaire, qu’elle en vient même à toucher tout ce qui rapporte au domaine artistique : « Je ne suis pas doué pour le dessin », « Oh je ne suis pas fait pour jouer d’un instrument », « Je n’ai pas le profil artistique » et j’en passe et des meilleures… Mais les amis, laissez-moi vous dire une bonne chose : cette idée reçue est totalement fausse. J’insiste particulièrement sur ce point : tout le monde peut faire de la musique et tout le monde peut réussir à créer une chanson. Tout ce qu’il faut pour réussir, c’est seulement de bonnes ressources sur le sujet, une bonne dose de motivation et un peu de discipline. Alors bien sûr, les plus sceptiques d’entre vous me diront qu’il y en aura toujours certains qui auront plus de dispositions que d’autres (certains naissent par exemple avec l’oreille absolue) et qu’il est à ce titre impossible de partir sur un même pied d’égalité. Soit, et alors ? Est-ce que c’est parce que certaines personnes progressent plus vite que d’autres, que vous à titre personnel, vous n’arriverez jamais à créer une chanson ? Bien sûr que non ! Ne pas avoir de dispositions particulières dans une activité ne veut pas forcément dire que vous ne pourrez jamais exercer cette activité. C’est un peu comme si vous refusiez d’aller à la piscine car vous estimez ne pas avoir le niveau suffisant pour devenir champion olympique. C’est un peu absurde n’est-ce pas ? ^^ Au final, tout ce qui compte c’est d’essayer sans se poser trop de questions. Allez-y tranquillement à votre rythme et vous verrez qu’au final, vous progresserez sans même vous en rendre compte ! Composer sa chanson de A à Z 27 II / Cultiver le bon état d’esprit Maintenant que nous avons fait le point sur les croyances externes, il ne nous reste plus qu’à nous intéresser aux croyances internes. Les croyances internes (autrement dit l’image que vous vous faîtes de vous-même et de la composition) sont fondamentales puisqu’elles détermineront la taille de la montagne que vous aurez à gravir. L’influence de l’état d’esprit Pour vous illustrer le rôle et l’influence de l’état d’esprit sur la progression, comparons deux situations distinctes : - La première situation met en scène Jack (à prononcer « Djack »). Jack, comme la majorité des personnes, est convaincu que la composition est une discipline réservée aux personnes disposant d’un solide bagage musical, aux artistes, et aux génies. Pff, de toute façon pour savoir créer une chanson il faut déjà connaître le solfège. En plus, il faut être bon dans son instrument et connaître la musique. Moi, je ne suis même pas capable d ‘avoir des bonnes idées et de l’inspiration. Alors imagine pour écrire une chanson… laisse tomber ce n’est pas pour moi, je n’en suis pas capable. - Au contraire de Jack, nous avons Victor. Victor est un optimiste de nature. Il sait qu’il ne connaît rien à la composition mais ça ne lui fait pas peur. Au contraire, ça le motive et il a envie de progresser. De plus, Victor vient seulement de se mettre à la guitare mais ça ne le gêne pas plus que ça. Il se dit que ça lui fera une bon prétexte pour s’y mettre sérieusement. Oulala je n’ai aucune idée de la façon dont je dois m’y prendre pour écrire une chanson… Bon ben on va s’y mettre ! Ça va être l’occasion d’apprendre pas mal de choses, ça va être marrant. Composer sa chanson de A à Z 28 Question : qui de Jack ou de Victor aura le plus de chance de réussite ? Réponse : Victor bien évidement. (En même temps, la question n’était pas super dur ;)) La différence fondamentale entre Victor et Jack, c’est la perception qu’ils ont de la composition. Si Jack a autant de mal avec la composition ce n’est pas forcément parce qu’il est moins doué que Victor ou parce que la composition est un exercice difficile en soi : c’est parce qu'il estime qu’il n’y arrivera pas au vu de la représentation qu’il se fait de la composition (nuance !). Et effectivement, si Jack pense que la composition est un exercice difficile, alors la composition sera un exercice difficile. Tout est une question de perception. Si vous estimez que la pente sera difficile à gravir, alors elle le sera. Mais au contraire, si vous croyez en vos chances et si vous êtes convaincus que vous pouvez arriver rapidement au sommet, alors ça sera le cas. Choisissez la taille de la montagne que vous aurez à gravir J’ai bien conscience que tout ce que je raconte peut vous paraître évident, voir bateau. Mais croyez-moi, dans plus de 90% des cas, si une personne n’arrive pas à composer ou à progresser suffisamment, ce n’est pas parce qu’elle est moins douée qu’une autre ou qu’elle n’est « pas faîtes pour ça », c’est juste parce qu’elle ne croit pas suffisamment en ses chances. Et rien que pour ça, j’ai pensé qu’il était important de vous le rappeler. ;) Composer sa chanson de A à Z 29 Les 3 clés de l’état d’esprit positif Clé n°1 : Croyez en vous et en votre musique C’est le facteur crucial qui va vous permettre de passer de la mentalité de Jack à celle de Victor. Prenez conscience que vous êtes capable de réaliser beaucoup de choses. Les seules limites qui existent, ce sont celles que vous vous imposez vous-même. Mettez à bas vos croyances. VOUS pouvez le faire. VOUS pouvez réussir à créer de la musique. Si d’autres personnes l’ont fait avant vous, pourquoi est-ce que vous n’en seriez pas capable ? Vous avez envie de vivre de votre passion ? VOUS pouvez le faire. Il suffit simplement d’y croire. Apprenez également à croire en votre musique. C’est très important. J’ai en effet remarqué qu’un nombre incalculable de personnes n’arrivaient jamais à être satisfaites de leur composition. Dans un sens, ça peut être une bonne chose car ça démontre qu’ils sont exigeants avec eux-mêmes et qu’ils veulent faire mieux. Mais à haute dose, cette pensée va tout simplement ruiner leur motivation. Ce réflexe de pensée est tout à fait normal car nous vivons dans un monde baigné dans la musique. Que vous preniez le métro, alliez au supermarché ou regardiez la télé, il y aura de la musique. Or toutes ces musiques sont des résultats finis, ils sont l’aboutissement d’un travail de longue haleine et le fruit du travail d’un compositeur chevronné. Continuellement, vous allez donc être soumis au travail d’une personne plus forte que vous et c’est ce qui va être particulièrement démotivant. C’est un peu comme si vous vous retrouviez à jouer continuellement aux côtés de Nadal et de Federer alors que vous venez juste de vous mettre au tennis. Pas facile dans ces conditions d’être content de ce que vous faites… Pour y remédier, il va falloir que vous appreniez à accepter le fait d’être débutant. Clé n°2 : Accepter de débuter C’est la clé de la réussite. Beaucoup de débutants font l’erreur d’être trop impatients et de vouloir obtenir le niveau de leur idole en un temps record. Ils attendent de savoir jouer des concertos de Rachmaninov en 1 mois ou de composer le prochain tube de l’été dès leur premier essai. Résultat : leurs attentes ne correspondent pas à leur progrès souhaités, ils se découragent, et s’arrêtent finalement. Composer sa chanson de A à Z 30 Seulement voilà : il est très peu probable que vous réussissiez à créer un hit dès votre première chanson. C’est un peu comme si vous pensiez que vous alliez réussir à courir un marathon alors que vous venez à peine de rentrer de votre première séance de jogging. Dites-vous bien une chose : même les plus grandes stars qui remplissent aujourd’hui des salles entières ont dû, elles aussi, débuter la musique et poser leurs premières notes sur le papier. Dans son autobiographie Life, Keith Richards a même avoué avoir dû composer plus d’une soixantaine de chansons avant de pouvoir commencer à être satisfait de sa musique. Vous imaginez un peu ? Les Rolling Stones eux-mêmes ont connu des difficultés à écrire des chansons ! C’est dire !! Même si il a l’air cool sur cette photo, Keith Richards aussi à galérer pour apprendre à composer © Paille Acceptez donc cette idée qu’il est normal de débuter. C’est normal de ne pas être parfait au début, c’est normal de ne pas être satisfait de ce que vous faîtes, et c’est normal de galérer pour réussir à avoir ne serait-ce qu’un semblant de chanson lorsque vous débutez. Alors, au lieu de toujours penser en termes de finalité (haaa ma musique ne vaut rien à côté de celle de mon groupe préféré) cessez de vous comparer et concentrez-vous seulement sur votre propre progression. Si aujourd’hui vous êtes meilleur que la vielle, c’est déjà énorme. Allez-y petit pas par petit pas et fêtez chacune de vos victoires. En prenant conscience de votre progression, vous engrangerez de la Composer sa chanson de A à Z 31 motivation supplémentaire et vous arriverez finalement petit à petit à atteindre le niveau de vos idoles. Clé n°3 : Prenez du plaisir Et pour finir voici la clé la plus importante de toute : prenez du plaisir à faire ce que vous faîtes. Le plus important en musique, ce n’est pas tant de savoir jouer comme un dieu, ni d’écrire la chanson ultime mais de profiter à fond de ce que vous faîtes. Faire de la musique c’est fun : ça vous permet de rencontrer des gens, de vous défouler, d’extérioriser ce que vous ressentez au plus profond de vous, de boire des bières gratis en concert, et parfois même de voyager. Alors profitez-en à fond !! C’est en prenant plaisir à composer que vous obtiendrez les meilleurs résultats. Si vous vous amusez, alors vous resterez motivés et vous progresserez sans même vous en rendre compte. Même si elle peut paraître parfois contraignante, la musique est en fin de compte un formidable moyen de vous évader de votre quotidien et de profiter de votre vie. Alors, allez-y à fond, et surtout amusez-vous !! Composer sa chanson de A à Z 32 A vous de jouer : Exercice 1 : Prenez un petit carnet et notez chacune des pensées négatives qui s’imposent à vous pendant une durée de deux semaines. Ensuite, demandez-vous si cette pensée provient d’un facteur externe (vous pensez ça car vous l’avez entendu et vous trouvez ça évident) ou interne (vous êtes à l’origine de cette pensée). Exemple : Je dois apprendre le solfège avant de composer : Facteur externe Je ne suis pas assez doué pour la composition : Facteur interne - Si votre pensée provient d’un facteur externe, relisez la FAQ de l’apprenti compositeur et rétablissez la vérité en écrivant la réponse réaliste à la question - Si votre pensée provient d’un facteur interne, adoptez un point de vu neutre, un regard extérieur à la situation et demandez-vous objectivement si cette pensée est vraie. Notez la réponse par écrit dans votre petit carnet. Exemple : Pensée Je ne suis pas assez doué pour composer Type de facteur Réalité objective Facteur interne Le fait de ne pas avoir un niveau suffisant pour le moment ne veut pas dire que je ne progresserai jamais. Le don n’a rien à voir là-dedans, c’est juste que je n’ai pas assez de connaissances pour le moment Attention : il faut absolument que la pensée objective soit réaliste ! Il ne s’agit pas d’écrire des choses pour vous faire plaisir. Exemple : Si vous écrivez : « je vais y arriver, je suis un dieu de la composition, il me suffit de 5 minutes pour écrire une chanson » ça n’ira pas. Car si on regarde la situation d’un point de vue objectif, il est très peu probable que vous puissiez écrire une chanson en 5 minutes, s'il y a deux minutes de cela, vous vous sentiez capable de rien. Faites bien attention à croire ce que vous écrivez. Composer sa chanson de A à Z 33 Exercice 2 : Tout au long de votre apprentissage, tenez un journal de bord et faites un bilan de votre progression chaque fin de mois. Notez-y vos réalisations, prenez conscience du chemin accompli, et fêtez chacune de vos avancées. En procédant ainsi par petits pas, vous éviterez non seulement de vous comparer aux autres, mais vous développerez aussi l'estime de vous-même ce qui vous permettra de rester toujours motivé. Exercice 3 : En cas de coup de mou ou s’il vous arrive de douter de vos capacités, relisez ce chapitre ! Composer sa chanson de A à Z 34 Chapitre 2 : L’inspiration Dans ce chapitre vous allez apprendre: Comment trouver l’inspiration et déclencher l’étincelle créatrice Quelles sont les conditions favorables à l’apparition de l’inspiration Quelles sont les techniques utilisées par les plus grands écrivains pour être inspirés Comment vous servir de vos rêves pour faire naître l’inspiration Une méthode efficace pour lutter contre le syndrome de la « partition blanche » Le matériel que doit absolument posséder tout apprenti-compositeur qui se respecte Comment retranscrire son inspiration en musique : comment passer de l’idée au papier 3 réflexes à adopter pour retranscrire efficacement ses idées Composer sa chanson de A à Z 35 Introduction Aaah l’inspiration… Il est presque impossible de pouvoir parler de musique et de composition sans évoquer ce fameux concept « d’inspiration ». L’inspiration constitue en effet le moteur de toutes créations artistiques et de nombreux artistes expliquent l’origine de leur œuvre en invoquant ce phénomène. Comment ai-je pu réussir à composer ce titre ? Je ne sais pas vraiment. Lors d’un voyage en Australie je regardais par la fenêtre de mon hôtel et là, tout à coup, la mélodie de la chanson m’est venue. J’ai été soudainement inspiré et toute la chanson s’est retrouvée là sous mes yeux, sans que je ne m’en rende compte. Mais qu’est-ce que réellement que cette « inspiration ? Un don que certaines personnes auraient en elles ? Une force mystique qui s’imposerait à nous ? Ou encore un état que l’on pourrait atteindre et déclencher à notre guise ? Et surtout, comment faire pour être inspiré ? Comment faire pour bénéficier de cet élan de création artistique ? C’est ce que nous allons voir au sein de cette partie ! Composer sa chanson de A à Z 36 I / Qu’est-ce que l’inspiration ? L’inspiration : une force extérieure et mystique Si on se penche sur l’étymologie du mot « inspiration » on se rend compte qu’il vient du latin « in spiritum », qui signifie littéralement "avoir Dieu en soi". Selon sa première définition, l’inspiration serait donc une manifestation du divin à l’Homme, une sorte de force supérieure qui permettrait à l’Homme de réaliser des choses qui lui seraient impossibles en temps normal. (Pour faire simple, inspiration = potion magique de l’artiste). L’inspiration proviendrait-elle du divin ? ©HartwingHKD Dans l’Antiquité, les grands philosophes définissez d’ailleurs l’inspiration comme la muse de l'artiste ou de l'écrivain. L’inspiration était perçue comme une force extérieure, comme un esprit indépendant (une sorte d’ange gardien ou de démon) murmurant à l’oreille de l’artiste la façon de créer son œuvre. A partir de là, il a été commun de définir l’inspiration comme une sorte de révélation foudroyante, comme un flash, ou comme une illumination divine (à l’image de Docteur House lorsqu’il trouve l’origine de la maladie du patient). D’ailleurs, de Composer sa chanson de A à Z 37 nombreux artistes ont témoigné en ce sens en affirmant que leurs meilleures œuvres se sont naturellement imposées à eux et non l’inverse. Un beau matin ou un soir, au détour d’un café ou d’un paysage, PAF ! L’idée leur arrive. Elle débarque à l’improviste et prend possession de leur esprit. Elle devient alors leur maitresse, et s’attache à eux corps et âme. L’artiste n’a alors plus d’autre choix que d’essayer de matérialiser cette idée au plus vite de peur qu'elle ne lui échappe aussi rapidement qu'elle ne lui est venue. Et lorsque l’idée a été exploitée, alors il doit se tenir à l’affut pour pouvoir accueillir la suivante (bien entendu, c’est toujours au moment où il s’y attend le moins qu’elle arrive…) Puis le cycle recommence. Encore et encore. Voilà comment est perçue l’inspiration dans la majorité des cas : comme une force qui nous dépasse, qu’il est vain d’essayer de maîtriser, et qu’on ne peut qu’espérer accueillir. Mais est-ce vraiment le cas ? N’y a-t-il vraiment rien à faire pour pouvoir la provoquer ? L’artiste est-il condamné à l’attendre sans rien pouvoir faire en retour ? Je n’en suis pas si sûr… L’inspiration : un état qu’il est possible de provoquer Certes, l’inspiration est une force mystérieuse qui soulève encore bien des interrogations (les scientifiques n’arrivent toujours pas à cerner précisément sa localisation et sa provenance) et je suis convaincu qu’elle peut frapper l’artiste de façon aussi soudaine qu’inattendue. J’aime également cette idée selon laquelle l’inspiration nous dépasse et nous permette de nous transcender. Cependant, je ne suis pas du tout d’accord lorsqu’il s’agit de dire qu’il est impossible d’apprivoiser l’inspiration et que l’artiste ne peut rien faire pour agir dessus. C’est une idée reçue aussi fausse que répandue. Non seulement il est tout à fait possible de provoquer l’inspiration, mais en plus il peut être dangereux de penser le contraire. Car si le compositeur est convaincu qu’il ne peut rien faire pour agir sur son inspiration, alors il va attendre que « LA » bonne idée s’impose à lui d’elle-même. Autrement dit, il va devenir passif et fainéant. Composer sa chanson de A à Z 38 « Je ne suis pas assez inspiré aujourd’hui, j’ai le syndrome de la page blanche. Tant pis, je composerai une autre fois. » Or, vous vous doutez bien que ce n’est pas comme ça que ça marche : les plus grands compositeurs n’attendent pas que l’inspiration leur tombe dessus comme par enchantement, ils la provoquent. Et c’est justement grâce à cette provocation incessante qu’ils finissent par avoir des idées qui s’imposent à eux. Je vais prendre un parallèle pour que vous puissiez bien comprendre cette idée : Imaginez un entrepreneur à la recherche d’une idée pour sa future entreprise. Pour réussir à trouver son idée, l’entrepreneur va réfléchir, se documenter, chercher des concepts, et les confronter à ceux qui existent déjà sur le marché. Un beau matin, alors qu’il prend tranquillement sa douche, bingo ! C’est la révélation. Il trouve enfin son idée. (Ba quoi ça ne vous arrive jamais d’avoir des idées lumineuses sous la douche ? :D). Question : qu’est ce qui a réellement permis à notre entrepreneur de trouver son idée? Le saint esprit qui lui a servie une idée révolutionnaire sur un plateau ? Ou tout le travail qu’il a effectué en amont pour réussir à déboucher sur cette idée ? Vous voyez donc bien que même si l’idée s’est effectivement manifestée à lui un jour, c’est avant tout parce qu’il a tout fait pour la provoquer au préalable. Autrement dit, c’est parce qu’il a adopté un comportement actif qu’il a réussi à trouver l’inspiration. Alors comment faire pour provoquer l’inspiration et déclencher cette petite étincelle créative ? C’est ce que nous allons voir tout de suite. Composer sa chanson de A à Z 39 II / Comment trouver l’inspiration ? A première vue, l’inspiration semble être une bête aussi sauvage qu’indomptable. Mais quelques petites techniques et un peu de pratique suffisent pour la maîtriser. Réunir les conditions favorables Pour provoquer l’inspiration, la première chose à faire est de réunir les conditions favorables à sa venue. Aménager son environnement Un environnement calme et dans lequel vous vous sentez bien va stimuler votre créativité. Aménagez-vous donc un espace confortable et dans lequel vous vous sentirez parfaitement à l’aise pour composer. Repérer « le » moment N’avez-vous jamais remarqué que vous étiez beaucoup plus productifs à certains moments précis de la journée ? Par exemple, je sais que je suis très créatif le soir à partir de 21h, mais il m’est strictement impossible de travailler après le repas du midi. Chacun possède son moment idéal. Apprenez à trouver le vôtre et réservez-vous cette période pour composer. Pratiquer régulièrement Trouver l’inspiration est parfois difficile. Pire, c’est souvent lorsqu’on cherche à la provoquer qu’elle demeure introuvable. Malgré tout, il va falloir que vous appreniez à forcer l’inspiration certaines fois. Soyons clair : je ne vous dis pas de vous obstiner sur votre instrument jusqu’à que vous trouviez une idée (ce serait totalement contreproductif), mais plutôt de prendre l’habitude de chercher l’inspiration. Essayez de composer tous les jours même s’il ne s’agit que de quelques minutes. Vous verrez qu’à force les idées vous viendront de plus en plus facilement et de plus en plus naturellement. L’inspiration fonctionne comme un muscle : plus vous l’entrainerez, et plus il sera développé. Changer d’air L’une des méthodes les plus efficaces pour booster votre créativité est de changer d’environnement. En effet, face à une situation inconnue, votre cerveau sera plus Composer sa chanson de A à Z 40 réactif, ce qui entrainera donc une augmentation de votre créativité. Découvrir de nouveaux lieux, des nouvelles personnes, et de nouvelles cultures constitue donc un excellent moyen de générer de l’inspiration. Prenons l’exemple de Mozart : si ce génie de la musique était si productif, c’est aussi parce qu’il voyageait beaucoup et rencontrait tout le gratin intellectuel de l'époque. Tous ces stimuli lui donnaient donc largement matière à être inspiré et composer. Prendre du recul Il est possible qu’après avoir couché vos premières idées sur le papier, vous butiez sur une composition. Dans ce cas, ne vous obstinez pas. Laissez la de côté un moment, et retournez-y plus tard. Qui sait, peut-être qu’une fois les idées au clair, et qu’après avoir pris un peu de recul vous arriverez à débloquer la situation ! Franchir la porte des rêves et aller à la rencontre de son subconscient Le rêve est la porte de l’esprit. C’est la frontière entre le conscient et l’inconscient. Il permet de supprimer les frontières du réel et de désinhiber l’esprit, l’autorisant ainsi à imaginer sans aucune limite et sans aucune logique les scènes les plus folles. Il constitue donc le lieu idéal pour puiser des idées aussi innovantes que créatives. Beaucoup d'artistes ont d’ailleurs trouvé l’inspiration dans leurs rêves : Au XVIIIème siècle, Giuseppe Tartini violoniste et compositeur italien, rêva que le diable était devenu son esclave. Dans son rêve, il lui donna un violon et, à sa grande surprise, le diable se mit à jouer : « une sonate d'une telle beauté exquise que cela dépassait les limites de mon imagination ». Au réveil, Tartini se rappela de la musique du mieux qu'il le pu et composa la célèbre Sonate des trilles du Diable. Dans les années 60, Paul Mc Cartney rêva de la mélodie de sa célèbre chanson « Yesterday ». Keith Richards quant à lui, enregistra presque la totalité de « Satisfaction » durant son sommeil. Ce n’est qu’une fois réveillé qu’il découvrit avec stupeur la maquette de la chanson sur son magnétophone. Composer sa chanson de A à Z 41 J’ai écrit « Satisfaction dans mon sommeil. Je ne le savais pas moi-même, c’est mon petit enregistreur à cassettes Philips qui me l’a dit. Je ne sais pas ce qui m’a pris de vérifier la cassette ce matin-là. Elle était toute neuve, j’avais donc dû la glisser dedans la veille au soir, et elle était à la fin. J’ai rembobiné et j’ai écouté « Satisfaction ». Ce n’était qu’une ébauche. Il y avait la structure de la chanson et le son n’y était pas, bien sûr, parce que j’avais utilisé une guitare acoustique. Mais la structure, c’est tout ce dont on a besoin. Après, on m’entendait ronfler pendant quarante minutes. Malheureusement, le rêve est aussi merveilleux qu’éphémère. Pour ne pas oublier vos aventures nocturnes, je vous conseille donc de garder toujours sur votre table de chevet un petit bloc note et un magnétophone. Prenez l’habitude de noter vos rêves et d’enregistrer les mélodies que vous aurez imaginé au petit matin. Plus vous prendrez l’habitude de le faire, et plus votre cerveau produira de « matière onirique ». Oui mais je ne me souviens jamais de mes rêves. En plus il ne m’est jamais arrivé d’imaginer une musique dans mon sommeil. Comme tout le reste, c’est une habitude à prendre. Je vous assure qu’en notant et en enregistrant systématiquement vos rêves, vous finirez par vous en souvenir à chaque fois. Quant à la musique c’est la même chose : à force de penser à vos compositions, vous finirez par y penser inconsciemment, jusqu’à dans vos rêves. Essayez et vous verrez ! Utiliser les techniques des plus grands écrivains En dehors des musiciens, les maîtres en matière d’inspiration sont les écrivains. Pour réussir à captiver leurs lecteurs et à créer des histoires qui les fassent passer par toute une palette d’émotions, ils doivent sans cesse redoubler d’imagination. Ils ont donc pris l’habitude d’user de petites techniques pour ne jamais manquer d’inspiration et pour avoir toujours quelque chose à raconter. Et la bonne nouvelle, c’est que ces techniques, les musiciens aussi peuvent les utiliser. © Gilles Chiroleu Composer sa chanson de A à Z 42 Développer sa curiosité et sa capacité d’analyse La curiosité, c’est tout simplement la plus grande qualité que peut avoir un musicien ou un écrivain. Etre curieux va vous mener à explorer le monde et à découvrir de nombreuses choses. Or, tout ce qui vous entoure peut potentiellement être utilisé dans vos chansons. Le paysage qui est sous vos yeux, la grise mine des passants dans le métro, cette inconnue qui passe devant vous, votre voisin de pallier, la patte cassée du chat… Absolument tout peut être utilisé pour nourrir vos créations (bon, sauf la patte du chat peut-être …). D’ailleurs, je pense sincèrement que l’artiste n’est au final, que le traducteur de son environnement : il s’imprègne de ce qui l’entoure et transforme ce qui le touche en musique et en poésie. C’est une sorte de journaliste ayant assez de sensibilité pour faire ressentir ce qu’il relate à ceux qui l’écoutent. De nombreux écrivains ont également recours à cette démarche pour écrire leurs romans : Ils sont attentifs à tout ce qui les entoure. Ils observent, décortiquent, explorent, analysent… et utilisent finalement le résultat de leur observation dans leur livre. Zola avait par exemple l’habitude de faire de longues recherches avant d’écrire ses romans. Pour Germinal, il vint ainsi se documenter pendant quelques semaines dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Il interrogea des mineurs et des ingénieurs sur leur vie quotidienne afin de décrire de la façon la plus réaliste possible le monde de la mine. Je vous encourage donc vivement à faire comme les écrivains : soyez curieux de tout ce qui vous entoure et développez votre esprit d’analyse. Tous les ingrédients de vos futures chansons se trouvent là, sous vos yeux. Il vous suffit simplement de les ouvrir pour vous en apercevoir. ;) Chercher l’inspiration dans les livres et les films La curiosité passe également par la curiosité intellectuelle. N’hésitez pas à lire le plus de livres possible et à regarder de nombreux films et documentaires. C’est une formidable source d’inspiration. Les livres incarnent la pensée de leur auteur : ce sont les portes paroles de leurs souvenirs ou de leur imaginaire. Ils permettent d’accéder à des idées qui nous aurez peut-être jamais effleurées en temps normal (lisez Nietzche vous verrez de quoi je parle). Quant aux films, ils nous permettent de nous évader et de nous immerger totalement dans un nouveau monde, ce qui va stimuler notre activité cérébrale et notre imagination. Utiliser la technique du free-writing Cette technique est très répandue dans le milieu littéraire et a été utilisée par les plus grands écrivains tels que Jack Kerouac qui en a fait sa spécialité. La technique du Composer sa chanson de A à Z 43 « free writing » est particulièrement efficace pour lutter contre le syndrome de la page blanche. Dès que vous êtes en panne d’idées, je vous conseille vivement de l’utiliser. Vous allez voir, c’est radical. Son principe est simple : asseyez-vous devant votre ordinateur ou devant une feuille vierge et notez-y tout ce qui vous passe par la tête. Absolument tout, sans exceptions. Chaque mot, chaque idée, chaque pensée qui vous traverse l’esprit doit être couchée sur le papier. N’ayez aucune censure et surtout ne cherchez pas à donner du sens ou du style à vos phrases. Votre unique but, c’est de retranscrire vos pensées telles qu’elles viennent. Ecrivez tout ce qui vous passe par la tête © Lolita C Dans un seconde temps, relisez votre feuille et repérez les idées qui valent la peine d’être gardées. Supprimez les informations superflues et structurez le reste. Voilà, le tour est joué ! Toutes les idées que vous venez d’obtenir vous seront directement utiles pour votre composition. Certaines phrases pourront par exemple devenir les paroles de votre prochaine chanson et qui sait, peut-être qu’en répétant constamment ces paroles dans votre tête, une mélodie vous viendra naturellement à l’esprit ! J’adore cette technique car en plus d’être diablement efficace, elle vous permet de vous concentrer sur le plan important : votre créativité. En effet, quand on fait attention à la formulation, aux fautes et à la structure, on paralyse la créativité car on se concentre sur la forme et non le fond. Ici au contraire, vous mettez l’accent sur vos idées en ne vous concentrant que sur ces dernières. Composer sa chanson de A à Z 44 Puiser son inspiration dans la musique Enfin, la meilleure façon pour un musicien de trouver l’inspiration, c’est bien entendu de la chercher dans la musique elle-même. C’est la technique la plus classique et tous les musiciens l’utilisent. Même les plus grands musiciens ont eu des modèles et ce sont inspirés d’autres artistes, c’est le cours naturel des choses. Même Jimi Hendrix, l’icône de toute une génération et le modèle d’un nombre incalculable de musiciens, s’est inspiré d’autres artistes pour composer ses chansons. Je vous invite donc à chercher vos influences musicales et à vous en servir tout au long de votre parcours musical. Trouver ses influences La première de vos sources d’inspiration, doit-être la musique de vos idoles. Vous avez surement des artistes que vous appréciez plus que d’autres. D’ailleurs, ce sont surement ces artistes qui sont à l’origine de votre goût pour la musique et de votre envie de composer. Si ces artistes ont réussi à vous inspirer dans la vie, alors il est normal que vous vous inspiriez aussi de leurs chansons pour vos compositions ! Pour ce faire, je vous invite à établir une liste de vos 5 artistes préférés. Ces 5 artistes, ce sont vos artistes « référents ». Ils sont vos mentors et doivent constituer votre plus grande source d’inspiration. N’hésitez pas à apprendre à jouer toutes leurs chansons. Analysez-les, décortiquezles, et demandez-vous comment elles sont construites. Demandez-vous ce qui fait leur force, pourquoi elles vous plaisent tant, et comment vous pouvez les utiliser pour vos propres compositions. De même, s’il vous arrive de sécher dans l’avancement de votre morceau, demandez-vous « Qu’aurait-il fait à ma place ? », « Comment aurait-il continué le morceau ? ». Vous verrez, ça débloque pas mal de situations. Je vous conseille également de ne pas négliger vos classiques : souvent, ce sont dans les chansons anciennes et dans la musique classique que l’on trouve les meilleures idées. Enrichir sa culture musicale Si vous vous inspirez des autres musiques pour composer, il peut être intéressant de disposer d’une bonne culture musicale, car plus votre panel musical sera important, et plus vous disposerez de ressources pour y puiser votre inspiration. C’est un peu Composer sa chanson de A à Z 45 comme le cuisinier : plus ce dernier aura d’ingrédients sous la main, et plus il pourra élaborer des plats originaux et sophistiqués. Voici d’ailleurs 5 moyens simples pour enrichir votre culture musicale : Moyen n°1 : Wikipédia et les biographies Même si ça parait évident, lire la biographie d’un artiste ou sa page personnelle sur Wikipédia constitue un excellent moyen d’enrichir sa culture musicale. En plus de connaître la vie, les anecdotes et le parcours de l’artiste, vous connaîtrez ses influences et les groupes similaires avec qui il a l’habitude de partager la scène en tournée. Moyen n°2 : Les concerts et les festivals Pour connaître les artistes en vogue du moment, il vous suffit tout simplement de jeter un œil sur les têtes d’affiches des plus gros festivals. Et si en plus, vous avez la chance de pouvoir participer à un de ces festivals, alors foncez!!! Vous ne le regretterez vraiment pas. Car d’une part, vous y passerez un moment exceptionnel grâce à l’ambiance si folle et si atypique qui y règne, et d’autre part, parce que vous y ferez forcement des découvertes musicales (sauf si, bien entendu, vous passez tout votre temps au stand bière). ;) Moyen n°3 : Les sites de musique en ligne Deezer, Spotify, Grovveshark… On ne les présente plus. En plus de vous permettre d’écouter gratuitement votre musique en ligne, ces sites vous suggèrent des artistes similaires à votre écoute ainsi que les tops du moment. Moyen n°4 : Les sites de mapping Des sites comme www.audiomap.tuneglue.net ou http://www.music-map.com/ vous permettront de booster votre culture musicale à vitesse grand V. C’est personnellement la méthode que j’utilise le plus chaque fois que je veux rafraichir ma playlist. Le principe est simple : vous rentrez le nom d’un artiste dans un champ de recherche, et là PAF ! Le site vous donne automatiquement le nom des groupes se rapprochant musicalement le plus de votre requête. (C’est pas beau ça ?). Suivant le même concept, la colonne latérale de suggestion de vidéo youtube est assez efficace. Moyen n°5 : Whosampled.com Le sample (littéralement « l’échantillon ») est un extrait musical très court. Beaucoup d’artistes, surtout dans le milieu de la musique électronique ou du hip-hop, y ont donc recours pour composer. Il leur suffit en effet d’aligner plusieurs samples, puis Composer sa chanson de A à Z 46 par la suite de les arranger, pour créer un nouveau morceau. Le site whosampled.com permet ainsi de retrouver tous les samples utilisés au sein d’une chanson ou au contraire, de connaître les musiques ayant samplé cette chanson. Après une petite recherche, on apprend par exemple que « Dance » de Justice contient des extraits musicaux de «Me against the Music » de Britney Spears, et a été utilisée en retour au sein du morceau « On the Next One » de Jay Z ! Ce qui est également sympa avec ce site, c’est qu’il vous donne la possibilité d’écouter côte à côte les extraits de la version originale et de la version samplée. Vous verrez que parfois la ressemblance est vraiment frappante (allez jeter à œil à Daft Punk, ça vaut le détour). Enfin, la dernière particularité de Whosampled.com et pas des moindres, et de vous donner pour chaque titre existant, l’ensemble des remix qu’il a inspiré. Partager la scène Enfin, la manière la plus simple de trouver l’inspiration reste encore de la chercher à plusieurs. Chaque personne possède en effet ses propres préférences, ses propres gouts musicaux, et ses propres influences. La confrontation de ses différentes visions vous permettra donc d’élargir vos horizons et d’avoir des idées que jamais vous n’aurez pu avoir seul. Jouez en groupe pour avoir de nouvelles idées ©cyberien 94 Composer sa chanson de A à Z 47 III / Passer de l’inspiration à la musique Maintenant que vous savez comment provoquer l’inspiration, il ne vous reste plus qu’à la retranscrire en musique pour pouvoir démarrer vos premières compositions. S’équiper pour être toujours prêt à composer Comme nous l’avons vu tout à l’heure, l’inspiration est assez fugace et peut surgir à n’importe quel moment. Il faut donc que vous soyez constamment prêt à l’accueillir sous peine de voir votre idée révolutionnaire vous échapper. Pour ce faire, vous devez avoir en permanence sur vous le matériel adéquat pour passer à l’action. D’accord. Alors j’ai besoin de quoi comme matériel ? Héhé vous avez bien fait de me poser cette question. Pour être sûr d’être toujours prêt à composer, il vous faut… le kit de survie 5000 du petit compositeur ! Wooow ! Un kit de survie 5000 du petit compositeur ? Mais qu’est-ce que c’est ? Ca à l’air trop classe ! Effectivement ça l’est ! Le kit de survie 5000 du petit compositeur est composé de : Un petit carnet et le stylo qui va avec Pour noter vos observations, vos réflexions ou vos idées. Ces notes pourront vous servir pour définir le thème ou les paroles d’une chanson. Du papier à musique Pour griffonner rapidement quelques notes Un dictaphone Pour enregistrer rapidement cet air qui vous traite dans la tête. Aujourd’hui les smartphones possèdent tous une fonction dictaphone de base. Si comme moi vous avez un téléphone préhistorique sans dictaphone (attention j’ai quand même la lampe de poche intégrée) vous pouvez vous appeler à votre propre numéro et laisser un message pour vous enregistrer. Composer sa chanson de A à Z 48 Les applications pratiques L’univers du mobile regorge d’applications plus pratiques les unes que les autres pour vous aider à enregistrer rapidement ce que vous avez en tête. Voici les plus pratiques d’entre-elles : - Score Cleaner Notes : Score Cleaner Notes permet d’enregistrer ce que vous chantez et de le traduire directement en partition. - Voice Band : Cette application vous permet d’enregistrer les instruments de votre choix uniquement à l’aide de votre voix. En d’autres termes, si vous sélectionnez le mode guitare sur l’application et que vous chantez, votre chant sera directement retranscris en tant que ligne de guitare. Il ne vous reste donc plus qu’à chanter la partie de chaque instrument afin de créer en quelques minutes seulement un morceau entier ! - Garage Band : GarageBand permet de transformer votre smartphone ou votre tablette en véritable studio d’enregistrement et de composition. Parmi ses fonctionnalités on retrouve: la gestion d’instruments virtuels, la possibilité de recourir à des amplis, l’ajout d’effets audio, et même un enregistreur multipistes. Un CD des L5 ou de Billy Crawford Pour vous aider à relativiser et vous dire que finalement, votre idée musicale n’est pas si mauvaise que ça. Le kit de survie 5000 du petit compositeur Composer sa chanson de A à Z 49 Adopter les bons reflexes Pour retranscrire efficacement votre musique, il convient d’adopter quelques petits réflexes qui feront toute la différence. Reflexe n°1 : Noter, noter et encore noter Prenez rapidement l’habitude de noter l’ensemble de vos idées. Non seulement ça vous permettra de ne plus passer à côté d’une grande chanson potentielle, mais en plus ça vous aidera à développer votre créativité. Exactement comme pour les rêves : plus vous noterez vos idées, plus vous en aurez, et plus elles viendront à vous naturellement. Reflexe n°2 : Ne rien jeter Prenez l’habitude de noter toutes les idées qui vous paraissent exploitables. Même si votre idée sort de nulle part et qu’elle n’est rattachée à aucun contexte, notez-la quand même. Elle vous servira surement plus tard ou pour une autre chanson. Reflexe n°3 : Développer son idée au plus vite Si vous le pouvez, je vous conseille de développer votre idée au plus vite. Si vous êtes chez vous, foncez sur votre instrument ou sur votre ordinateur et retournez l’idée dans tous les sens jusqu’à ce que vous soyez à cours d’imagination. Plus l’idée sera « fraîche » et plus il vous sera facile de l’étirer et de la développer. Retranscrire son idée le plus fidèlement possible Il n’est pas toujours facile de retranscrire fidèlement le petit air qui vous trotte dans la tête. Certains n’y arrivent pas du tout, et d’autres ne sont pas satisfait du résultat qu’ils obtiennent. Si bien, qu’il existe au final un gouffre immense entre le résultat escompté (ce que vous avez en tête) et le résultat obtenu (le sifflotement que vous avez enregistré dans votre magnéto). Alors comment faire ? Comment faire pour, d’une part, retranscrire fidèlement ce que vous avez en tête, et pour, d’autre part, obtenir un résultat qui soit à la hauteur de vos espérances ? Commençons tout d’abord par régler le problème de la transcription. Déjà, il n’y a pas de secrets ni de solution miracle : c’est à force d’essayer de retranscrire votre musique que vous finirez par y arriver et par prendre le coup. Si vous n’y arrivez pas directement : c’est normal, ne vous inquiétez pas. Il va seulement falloir pratiquer Composer sa chanson de A à Z 50 d’avantage. Malgré tout, il existe une petite astuce qui va vous aider à retranscrire plus facilement les notes que vous avez en tête sur une partition : c’est de vous aider de votre instrument. Allez-y progressivement et note par note: chantez la première note que vous avez en tête, mémorisez là, puis retrouvez là en tâtonnant sur votre instrument. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à répéter l’opération pour toutes les autres notes. Cela peut paraître long et fastidieux au début, mais vous verrez qu’à force vous y arriverez naturellement. Avec de la pratique régulière, vous trouverez les notes de plus en plus rapidement tout en utilisant de moins en moins votre instrument, jusqu’à ne plus l’utiliser du tout et retranscrire votre musique intuitivement. Pour ce qui est du décalage entre la musique que vous souhaitée et la musique que vous obtenez finalement, là encore c’est une affaire de patience. Une idée, c’est de la matière brute. Pour en obtenir quelque chose, il faut la travailler et la façonner petit à petit. Il est donc très difficile d’obtenir une musique finie à partir d’une simple idée, tout comme il est impossible pour l’entrepreneur de visualiser l’activité complète de son entreprise à partir de son seul concept. Apprenez donc à être patient : une chanson ça se construit brique par brique et au fur et à mesure. Comment faire pour construire une chanson complète à partir d’une simple idée ? C’est ce qu’on nous allons justement voir dans les sections suivantes. Composer sa chanson de A à Z 51 A vous de jouer : Exercice 1 : Procurez-vous tout de suite votre Kit de survie 5000 du petit compositeur (oui le CD de Billy Crawford est indispensable) et ne vous en séparez plus ! Exercice 2 : Pendant deux semaines, notez tous vos rêves dans un petit carnet. Faites le systématiquement et dès le réveil. Essayez d’être le plus précis possible et de décrire en détails chaque scène dont vous avez été témoin. Si l’expérience s’avère concluante et que vous vous souvenez de plus en plus de vos rêves, poursuivez là. Exercice 3 : Une fois par semaine, posez-vous sur votre bureau et décrivez une scène dont vous avez été témoin dans la journée. Cette scène ça peut être n’importe quoi : deux personnes discutant devant la machine à café, une femme ou un homme qui a retenu votre attention au détour d’une rue, un paysage, le comportement de votre patron… La seule contrainte, c’est d’être le plus précis possible. En lisant vos notes, une personne extérieure doit-être capable de se représenter parfaitement la scène. Exercice 4 : Pendant un mois, vous allez vous livrez à une petite expérience : Tous les jours et à des horaires différents, vous allez consacrer 10 minutes de votre temps au free-writing. Au bout d’un mois, faîtes le bilan : à quel jour, à quel moment, et à quel moment avec vous eu les meilleures idées ? Ce moment repérez le et gardez le : c’est celui ou votre inspiration est la plus prolifique. De plus, gardez l’ensemble de vos notes. Elles vous aideront à trouver les thèmes et les paroles de votre chanson Exercice 5 : Listez vos 5 artistes « référents » Exercice 6 : Cherchez à découvrir 10 nouveaux artistes avant la fin du mois. Exercice 7 : Choisissez une chanson et essayez de retrouver les notes de sa mélodie principale (c’est à dire les notes de la mélodie chantées par le chanteur). Pour cela, aidez-vous de votre instrument comme indiqué dans la méthode de retranscription musicale décrite ci-dessus. Composer sa chanson de A à Z 52 PARTIE 2 : Mettre un premier pied à l’étrier Chapitre 3: Débuter sa composition……………………………………………53 Composer sa chanson de A à Z 53 Chapitre 3 : Débuter sa composition Dans ce chapitre vous allez apprendre : Quels sont les 4 piliers à la base de toutes chansons ? Par où et par quoi commencer sa composition ? Les 7 méthodes les plus répandues pour écrire une chanson Comment trouver votre propre méthode de composition ? Comment vous inspirer des autres artistes pour démarrer votre composition ? Composer sa chanson de A à Z 54 Ça y est ! Nous sommes maintenant dans le grand bain et il est enfin temps d’attaquer les choses sérieuses : la composition de votre chanson. J’espère que vous êtes bien installé car c’est maintenant que le véritable spectacle commence. La première partie du concert est terminé, place à la tête d’affiche ! Les lumières s’éteignent, seul un spot éclaire le centre de la scène. Les applaudissements se font de plus en plus forts et les filles commencent à être hystériques dans le public. Au loin, on distingue même l’ombre de plusieurs silhouettes. Les artistes sont prêts à entrer en scène ; le show va commencer !! I / Les composantes d’une chanson Avant de débuter votre composition, il va d’abord falloir que vous sachiez de quoi est constituée une chanson. Exactement comme pour une recette de cuisine : avant de préparer votre plat, encore faut-il connaître les ingrédients qui le composent. (Je ne sais pas si vous avez remarqué mais j’aime beaucoup les métaphores culinaires^^). Une chanson est constituée de 4 piliers : la mélodie, l’accompagnement, le rythme et les paroles. (Nous passerons en revue chacun de ces piliers au sein de la quatrième partie du guide). - La mélodie : Sans aucun doute la partie la plus importante de la chanson. C’est la partie visible de l’iceberg, ce qu’entendront en premier vos auditeurs. La mélodie leur permettra de se souvenir de votre morceau. - L’accompagnement : Comme son nom l’indique, il va permettre de soutenir et de mettre en valeur la mélodie. - Les paroles : Là où la musique permet de faire passer des émotions et des messages implicites, les paroles viennent exprimer directement le message de la chanson. - Le rythme : C’est l’ossature du morceau. Le rythme permet d’assurer la cohésion générale des autres éléments. Il permet également de définir l’identité du morceau grâce à l’établissement d’un tempo lent ou rapide. Composer sa chanson de A à Z 55 Chacun de ces piliers occupent une fonction bien précise, mais c’est seulement pris dans leur ensemble, que ces 4 piliers permettront de constituer la chanson. Je vais vous donner un parallèle pour que vous compreniez bien ce principe : une chanson est similaire à un puzzle. Comme un puzzle, elle est constituée de plusieurs pièces distinctes (la mélodie, l’accompagnement, la rythmique et les paroles). Cependant, même si chacune de ces pièces occupe une fonction à part entière, il n’est pas possible de les envisager séparément : chacune d’entre elle dépend de l’autre, et ensemble elles forment un tout. Et c’est la cohésion de tous ces éléments qui permet finalement de former la chanson dans son ensemble. Les 4 piliers d’une chanson Composer sa chanson de A à Z 56 II / Par ou et par quoi commencer sa composition ? Il est maintenant temps de s’attaquer aux choses sérieuses. Vous voilà maintenant assis devant votre feuille, une guitare poussiéreuse et pleine de stickers à la main, et un vieux stylo plébiscitant je ne sais quelle entreprise dans l’autre. Vous êtes motivé et vous n’attendez plus qu’une chose : commencer. Cependant, maintenant que vous y êtes, il y a une question que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous poser : Euh… je commence par quoi ? Les paroles ? La mélodie ? L’accompagnement ? La rythmique ? Ou autre chose ? C’est une très bonne question. Beaucoup de personnes se sentent en effet un peu perdues au moment de mettre les pieds dans le plat et de commencer leur chanson. Mais la réponse à cette question est pourtant simple : vous pouvez commencer votre chanson n’ importe où, et par n’importe quoi. Paroles, mélodie, accords, batterie, guitare ça n’a strictement aucune importance. Une suite d’accords sympas, une phrase que vous aurez notez dans votre carnet, un sifflement, un motif de batterie, une sonorité intéressante, ou encore une ligne de basse, peuvent suffire à commencer votre composition. Le plus important, ce n’est pas la façon dont vous commencez votre chanson, c’est de la commencer. Une erreur trop fréquente consiste en effet à vouloir trop tergiverser avant de se lancer. La plupart des débutants cherchent à maîtriser l’ensemble du déroulement de leur chanson avant de commencer à la construire. S’ils n’ont pas son plan exact en tête, alors ils ne démarrent pas et se sentent bloqués. Mais cette façon de faire n’est pas la bonne car la musique n’est pas une science exacte : il est tout simplement impossible de prédire à l’avance la direction que prendra un morceau. La musique, ce n’est pas une route balisée et toute tracée que l’on peut suivre étape par étape ; c’est une route sauvage que l’on découvre au fur et à mesure de notre itinéraire. La chanson va se dessiner petit à petit et à mesure que vous travaillerez dessus, exactement comme l’aventurier construira son voyage jour après jour en Composer sa chanson de A à Z 57 fonction de là ou ses pas le mènent. Faites votre premier pas. La suite, vous l’aviserez plus tard, en cours de route. D’accord, je veux bien mais concrètement je fais quoi ? Je suis totalement perdu, je ne sais même pas comment le faire ce premier pas. Et d’abord je commence par quoi ? La musique ou les paroles ? Encore une fois, il n’y a pas de réponse exacte à cette question. Les deux approches sont bonnes et se valent. Vous pouvez très bien commencer par écrire vos paroles et ensuite votre musique (et inversement), tout comme vous pouvez commencer une chanson par sa mélodie, son accompagnement, ou n’importe quoi d’autre. Parfois, vous serez inspiré par une phrase que vous venez de lire et vous partirez de ce point pour développer vos paroles, tandis que d’autres fois, c’est un bout de mélodie que vous entendrez à la radio qui déclenchera en vous l’étincelle créative. Il n’y a aucune règle fixe en composition : vous êtes absolument libre de faire ce que voulez et de commencer votre composition comme vous le voulez. Mais c’est totalement inutile ce que tu me racontes là ! Je suis bien avancé moi maintenant… Je comprends très bien votre réaction mais comme je l’ai dit tout à l’heure, la musique n’est pas une recette de cuisine. C’est un art, et à ce titre, elle fait appel aux émotions et à la personnalité de chacun. La composition est quelque chose de très personnel. Et puisque tout le monde est différent, vous comprenez pourquoi je ne peux vous donner une seule façon de faire. En fait, il n’existe pas UNE méthode mais DES méthodes. La bonne question à se poser n’est donc pas « quelle est la méthode pour composer et démarrer une chanson ? » mais « quelle est la méthode qui va fonctionner pour moi ? ». Car la meilleure façon de composer, c’est de composer avec une méthode qui vous correspond. C’est ce que je vais vous révéler dans la prochaine section : je vais vous présenter les principales méthodes de composition. A vous ensuite de toutes les essayer et de choisir celle qui vous conviendra le mieux. Une fois que vous aurez trouvé celle qui est faîtes pour vous, vous n’aurez alors plus aucun mal à démarrer vos compositions. Composer sa chanson de A à Z 58 III / Les différentes méthodes de composition d’une chanson Même s’il n’y a pas de formules magiques ni de recettes pour créer une chanson, il existe tout de même des façons de composer assez répandues qui aident l’artiste à se lancer et à mettre à profit sa créativité. Ces méthodes sont des points de départ : elles doivent vous aider à vous lancer. Nous verrons par la suite comment développer la chanson dans son ensemble. Méthode 1 : Trouver une suite d’accords La première méthode, qui est à mon goût la plus simple pour débuter, consiste à trouver une suite d’accords. Trouvez un enchaînement de 3-4 accords qui sonnent bien et qui vous plaisent, puis définissez en le rythme. (Rdv page 68 pour voir comment trouver une suite d’accords). Une fois que vous avez tout ça, jouez votre enchaînement en boucle puis essayez de chanter quelque chose par-dessus pour déterminer une mélodie. Ça y est ! Vous avez là les racines de votre chanson. Méthode 2 : Trouver une mélodie et l’harmoniser Cette méthode est l’inverse de la première : elle consiste à trouver en premier lieu une mélodie, pour ensuite l’harmoniser, c’est-à-dire trouver des accords qui la compléteront et la mettront en valeur (Rdv page 93 pour voir comment composer une mélodie)). Même si cette méthode est un peu plus dure à mettre en œuvre que la première, elle vous aidera à mettre l’accent sur la mélodie et à rendre votre chanson plus mémorable. Méthode 3 : Trouver une « ligne » Cette méthode consiste à trouver ce qu’on appelle une « ligne ». Une ligne est un bout de chanson caractéristique et souvent répétitif. La ligne peut provenir de n’importe quel instrument : de la guitare (on parlera alors dans ce cas de riff), de la basse ou même de la batterie. Votre morceau devra ensuite être construit et développer autour de celle ligne. (Rdv page 169 pour voir comment développer un morceau dans sa totalité à partir d’une idée). Le meilleur exemple d’utilisation de cette méthode reste la chanson « Around The World» des Daft Punk, qui est exclusivement construite autour d’une ligne de basse. Composer sa chanson de A à Z 59 Méthode 4 : Commencer par les paroles Pour ceux qui préfèrent mettre l’accent sur le texte, une bonne façon de faire consistera à commencer votre chanson par les paroles. Une fois votre texte écrit, lisez-le en boucle jusqu’à ce qu’une mélodie vous vienne naturellement en tête. (Voir page 151 pour voir comment créer une mélodie à partir de paroles). Grand amateur de poésie (et poète lui-même), Bob Dylan avait l’habitude de composer ses chansons grâce à cette méthode. Méthode 5 : Partir d’une improvisation L’improvisation est une façon très courante de composer. Elle peut se faire en groupe (on parle alors de « jam session ») ou à titre individuel. De cette improvisation peut naître différentes idées utiles à la composition. Le groupe Red Hot Chilli Peppers avait l’habitude d’avoir recours aux jam sessions pour composer. Leur chanson « Give It Away » est ainsi née presque instantanément à partir de la ligne de basse lancée au cours d’une jam. Cependant, il n’est pas forcément nécessaire de maîtriser les règles de l’improvisation (qui est une discipline à part entière) pour réussir à composer. Improviser, c’est aussi tâtonner son instrument au hasard jusqu’à repérer une sonorité intéressante et la développer. Méthode 6 : Le sample Le sampling consiste à emprunter un extrait musical très cours d’une chanson déjà existante pour en créer une nouvelle. Le sampling est très utilisée en musique électronique et en hip-hop. L’origine des samples utilisés peut provenir de n’importe quel groupe ou artiste. Il faut néanmoins veiller à ce qu’il soit suffisamment cours pour ne pas tomber dans le plagiat. Le groupe The Avalanches a composé l’intégralité de son album « Since I Left You ! » à partir de plus de 1000 samples différents ! Méthode 7 : L’emprunt Il existe des milliers de chansons libres de droit sur internet alors pourquoi ne pas vous en inspirer pour vos propres compositions ? Attention, je ne vous dit pas d’utiliser la chanson en entier (sinon c’est du vol !) mais d’emprunter quelques fragments de mélodie ou quelques progressions d’accords intéressantes. Essayer Composer sa chanson de A à Z 60 ensuite de développer et de modifier ces éléments pour obtenir une nouvelle chanson complètement originale ! N’hésitez pas à essayer chacune de ces méthodes jusqu’à trouver celle qui vous correspond le plus. Je vous conseille également de changer de méthodes régulièrement (même si vous avez trouvé la méthode de votre cœur) afin d’apporter de la diversité et de la variété dans vos compositions. Car si vous utilisez constamment la même procédure, vous vous retrouverez vite enfermé dans vos habitudes et vos compositions finiront inlassablement par tourner en rond. Sortez de votre « zone de confort » et allez explorer de nouvelles façons de faire et de nouveaux horizons. C’est le meilleur moyen de développer votre créativité. © Maeka Alexis Composer sa chanson de A à Z 61 IV / Un dernier coup de pouce pour démarrer Un dernier petit conseil pour vous aider à démarrer : définissez avant toute chose le but de votre chanson. Cherchez-vous à véhiculer un message particulier ? Lequel ? Qu’aimeriez-vous que l’auditeur retienne après l’avoir écouté ? Quel est le rôle de votre chanson ? Doit-elle faire pleurer ? Doit-elle faire réfléchir ? Ou au contraire faire danser ? Musicalement comment voyez-vous votre chanson ? Très énergique avec de nombreux instruments ? Ou calme et très épurée ? Prenez quelques minutes pour répondre à toutes ces questions. Ça vous aidera non seulement à y voir plus clair, mais surtout à garder le cap durant toute l’écriture de votre morceau. Une fois ce travail fini, allez chercher des chansons se rapprochant des conditions que vous venez de définir parmi celles de vos artistes référents. Sélectionnez trois ou quatre chansons. Ces chansons seront vos modèles et vous serviront de béquille durant tout votre processus de composition. Exemple : - But : Je cherche à composer une chanson assez calme et épurée avec un tempo lent et une mélodie très prononcée. Ce sera une chanson globalement triste car je veux qu’elle me permette d’exprimer mes conditions de travail difficiles. - Artistes référents: Led Zeppelin, The Rolling Stones, The Velvet Underground, Eels - Chansons modèles : Tangerine, Wild Horses, Candy says, Beautiful Freak Composer sa chanson de A à Z 62 A vous de jouer : Exercice 1 : Listez les objectifs de votre chanson. Essayez d’être le plus précis possible en imaginant clairement ce que vous voulez faire ressentir à vos auditeurs. Exercice 2 : Cherchez les chansons de vos artistes référents qui remplissent les objectifs fixés. Exercice 3 : Essayez d’atteindre les objectifs fixés en démarrant votre composition par chacune des méthodes décrites ci-dessus. Pour la même chanson, vous devez tester les sept approches différentes. Exercice 4 : Après avoir testé les 7 méthodes de composition, déduisez en votre méthode de composition préférée. Répétez les 3 exercices précédents et créez un nouveau morceau à partir de cette seule méthode. N’oubliez pas de revenir régulièrement aux autres méthodes pour diversifier vos compositions. Composer sa chanson de A à Z 63 PARTIE 3 : Composer les 4 piliers d’une chanson Chapitre 4 : Pilier 1, l’accompagnement……………………………..65 Chapitre 5 : Pilier 2, la mélodie……………………………………………93 Chapitre 6 : Lier l’accompagnement et la mélodie…………….115 Chapitre 7 : Pilier3, les paroles………………………………………….127 Chapitre 8 : Mettre en relation paroles et musique………….148 Chapitre 9 : Pilier 4, le rythme…………………………………………..158 Composer sa chanson de A à Z 64 Nous venons de voir qu’une chanson était constituée de 4 piliers : la mélodie, l’accompagnement, le rythme et les paroles. Dans cette partie, nous verrons justement comment composer chacun de ces piliers. Nous verrons également comment les mettre en relation afin de créer une chanson parfaitement cohérente et homogène. Car la clé d’une chanson réussie, c’est la symbiose qui existe entre ces 4 piliers. Encore plus qu’une belle mélodie, une suite d’accords géniale ou un rythme d’anthologie, ce qui va déterminer ou non l’efficacité de votre chanson, c’est l’homogénéité entre ces différents piliers. Une chanson est à l’image d’un groupe de musique : plus que les individualités qui le composent, c’est la synergie qui existe entre les membres qui déterminera la qualité de la musique. Le guitariste aura beau être aussi fort que Jimi Hendrix, si les autres membres ne sont pas là pour mettre en valeur sa partie, ça ne servira à rien. Pour une chanson c’est la même chose : la mélodie aura beau être grandiose, si elle n’est pas pensée dans un cadre commun avec l’accompagnement, la mélodie, ou les paroles, elle ne sera pas efficace. Cette partie sera donc tant accès sur la composition des piliers en eux-mêmes, que sur leur mise en relation. Composer sa chanson de A à Z 65 Chapitre 4 : Pilier 1, l’accompagnement Dans cette partie vous allez apprendre : - A créer un accompagnement efficace pour votre chanson - Quels sont les 6 accords universels présents dans 99% des chansons actuelles ? - A vous inspirer des suites d’accords des plus grands hits pour créer vos propres accompagnements - A créer un accompagnement qui sonne juste à partir de n’importe quel accord - A apporter de la diversité à votre suite d’accords - A créer une suite d’accords originale et innovante Composer sa chanson de A à Z 66 Introduction L’accompagnement est à la chanson ce que les fondations sont à une maison : si ces fondations sont solides, alors vous pourrez construire quelque chose de magnifique par-dessus. Au contraire si elles sont faibles, alors tout ce que vous ajouterez par la suite risquera de s’effondrer. Il convient donc de soigner particulièrement votre accompagnement car c’est de lui que dépendra tout le reste de votre chanson. L’accompagnement est aussi la partie la moins exposée d’une chanson : il exerce son rôle dans l’ombre (contrairement à la mélodie qui est au premier plan) mais influence néanmoins l’intégralité du morceau. C’est en effet l’accompagnement qui déterminera la « couleur » de la mélodie, ainsi que la sonorité et « l’humeur » générale du morceau. Enfin, il est à noter que l’accompagnement est formé par la combinaison de plusieurs accords. On parlera alors de « suite d’accords ». Composer sa chanson de A à Z 67 I / Qu’est-ce qu’un accord ? Je ne vais pas revenir en détail sur les notions théoriques des accords (pour cela, je vous invite à lire le chapitre 5 de mon guide « L’Essentiel du solfège pour composer ») mais je vais tout de même vous donner quelques explications essentielles (je sais, je suis sympa ;)). Un accord, c’est la combinaison d’au moins trois notes jouées simultanément. Ces différentes notes sont séparées entre elles par une certaine distance que l’on appelle « intervalle ». Et c’est la nature de cet intervalle (c’est-à-dire la distance qu’il y a entre les notes) qui déterminera la sonorité et la « couleur » de l’accord. Ainsi, la sonorité d’un accord dépendra autant des notes choisies que des intervalles qui le composent. En fonction des différents intervalles et des différentes notes qui le composent, l’accord aura donc une sonorité spécifique. En choisissant différents accords, vous choisirez certaines sonorités particulières qui, une fois mises bout à bout, construiront la base de votre chanson. Pour reprendre notre comparaison avec la construction d’une maison, choisir des accords revient à choisir la nature de votre matériel de construction. Briques, ciment, bois… vous avez le choix entre de nombreux éléments et c’est de ce choix que dépendra tout le reste de votre construction. Une maison en brique n’aura en effet pas la même allure qu’une maison en bois ! Composer sa chanson de A à Z 68 II / Comment trouver une suite d’accords qui sonne bien ? Comme nous venons de le voir, les différentes combinaisons d’accords permettent de créer l’accompagnement de la chanson. Seulement voilà : il existe des centaines d’accords différents et probablement des centaines de milliers de combinaisons possibles. Alors comment font les musiciens pour trouver une suite d’accords qui sonne juste ? Piochent-ils des accords au hasard en les combinant de façon aléatoire jusqu’à ce qu’ils soient satisfaits du résultat ? Ou existe-t-il des règles et des techniques leur permettant de trouver une bonne suite d’accords ? (Indice : la bonne réponse se trouve plutôt au niveau de la deuxième proposition). Il existe en effet certaines règles et certaines techniques qui vous aideront à trouver une suite d’accords qui sonne juste. Ces règles existent car les accords ne sont pas égaux entre eux : chacun d’entre eux possède sa propre nature, sa propre sonorité, mais surtout ses propres affinités. Certains accords sonneront en effet mieux qu’avec d’autres. Tout l’enjeu de ces règles consiste donc à vous aider à repérer ces différentes affinités afin de vous faire gagner du temps. Pour ce faire, nous allons voir ensemble plusieurs techniques. Technique 1 : Utiliser les 6 accords universels Un nombre incalculable de chansons sont composées avec les mêmes accords. Ces accords, je les ai appelés les « 6 accords universels » car ce sont des classiques de chez classiques constamment utilisés dans le monde de la pop et de la musique actuelle. Même les plus grands artistes y ont eu recours pour composer leurs titres les plus populaires. Et les 6 accords universels sont… Dans la catégorie « accords classiques », les 6 accords à entrer dans le panthéon de la musique et de la composition sont : Composer sa chanson de A à Z 69 L’accord de Sol Majeur (G) L’accord de Do Majeur (C) L’accord de Ré Majeur (D) L’accord de Fa Majeur (F) L’accord de La Mineur (Am) L’accord de Mi Mineur (Em) Bravo à eux ! Nous pouvons les applaudir bien fort ! Tout de suite, écoutons le discours de l’accord de Sol majeur (hum, je m’égare un peu là…) Rappel : La notation américaine Vous voyez qu’au niveau du nom des accords, j’ai rajouté certaines fois une lettre de l’alphabet. (ex : G ou C). Ces lettres correspondent à la façon américaine de noter les accords. Je tenais à vous présenter cette notation car vous la rencontrerez très fréquemment dans votre vie de musicien. Chaque lettre désigne le nom d’un accord : Notation A américaine Notation française La B C D E F G Si Do Ré Mi Fa Sol Si la lettre est seule (comme dans notre exemple précédent avec G ou C) cela veut dire que l’accord est majeur. Tandis que si la lettre est accompagnée d’un « m » minuscule, cela veut dire que l’accord est mineur (Par exemple Am = La mineur). Apprendre à jouer les 6 accords universels Si vous commencez à jouer d’un instrument et que vous cherchez à reproduire rapidement les musiques de votre cœur, ne cherchez plus ! Commencez d’abord par Composer sa chanson de A à Z 70 apprendre à jouer ces accords. Il y a fort à parier que vos chansons les contiennent. De plus, en apprenant ces accords, vous serez en mesure de créer rapidement un accompagnement efficace et amplement suffisant pour écrire une belle chanson (quand je vous disais qu’il ne fallait pas être un virtuose pour réussir à composer !). Avec un peu de pratique, vous devriez réussir à les maîtriser en moins d’une heure. Pour vous faciliter le travail, je vous ai même préparé les diagrammes visuels pour piano et guitare. Accord Sol Majeur (G) Do Majeur (C) Ré Majeur (D) Fa Majeur (F) Partition Piano Guitare Composer sa chanson de A à Z 71 La Mineur (Am) Mi Mineur (Em) Composer grâce aux 6 accords universels Et maintenant, comment utiliser ces 6 accords dans vos compositions ? C’est très simple : Il vous suffit de piocher les accords de votre choix et de les faire suivre dans l’ordre que vous voulez ! Allez-y par tâtonnement : testez différentes combinaisons et voyez celles qui vous plaisent le plus. Le nombre d’accords à utiliser n’a pas d’importance : vous pouvez très bien créer des suites de 3, 4, 5 ou 6 accords. Vous pouvez également répéter le même accord plusieurs fois dans votre suite. Tout est possible ! N’oubliez pas non plus de varier les rythmes et la façon dont vous jouez les accords pour démultiplier encore vos possibilités (Voir page 90 pour plus de renseignements sur la variation d’une suite d’accords). Voici quelques exemples de chansons utilisant les 6 accords universels : Yellow Submarine (The Beatles) - D, C, G, Em, Am Waiting For You (Ben Harper) – G, Em, F, C, D Le Vent Nous Portera (Noir Désir) - Em, D Je T'aimais, Je T'aime, Je T'aimerai (Francis Cabrel) - G, D, C, Em, Am Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam (Nirvana) - E, D, A, D/A Composer sa chanson de A à Z 72 Technique 2 : Le cycle des quintes Le cycle des quintes, c’est quoi ? Concrètement, le cycle des quintes c’est ça : Il présente sous forme d’un cadran différents accords. Les accords à l’extérieur du cercle sont des accords majeurs tandis que ceux à l’intérieur du cercle sont mineurs. (Cliquez ici pour voir mon tutoriel vidéo sur la formation des accords). Tous ces accords n’ont pas été choisis au hasard, il existe une relation entre eux : Quel que soit l’accord du cercle, celui qui se trouvera à sa droite sera séparé par un intervalle de quinte, tandis que celui qui se trouvera à sa gauche sera séparé par un intervalle de quarte. (Cliquez ici pour voir mon tutoriel vidéo sur les intervalles si cette notion vous est inconnue) Exemple : si on prend l’accord de Do, l’accord qui le suivra sera l’accord de Sol (Do, Re, Mi, Fa, Sol on compte bien 5 donc une quinte) et celui qui le précédera sera l’accord de Fa (Do, Ré, Mi, Fa, on compte bien 4 donc une quarte). Composer sa chanson de A à Z 73 Ça marche aussi pour les accords à l’intérieur du cercle : En prenant le La mineur, on retrouvera l’accord de Mi mineur à sa droite (La, Si, Do, Ré, Mi = 5) et Ré mineur à sa gauche (La, Si, Do, ré = 4) Pour chaque accord majeur (donc situé à l’extérieur du cercle), l’accord se trouvant directement en dessous (à l’intérieur du cercle) correspondra à sa mineure relative. Pour rappel deux gammes relatives sont deux gammes partageant la même armure. Elles sont donc très proches et se ressemblent fortement par définition. (Voir ce tutoriel vidéo pour plus d’explications sur la notion de gamme relative) A quoi sert le cycle des quintes pour composer ? Le cycle des quintes va nous aider à trouver des suites d’accords. Voilà comment l’utiliser : 1) Choisissez n’importe quel accord du cercle, et enchaînez le ensuite avec ces deux accords voisins (ceux se situant directement à sa droite ou à sa gauche) dans l’ordre que vous voulez. Et là, stupéfaction : ça sonne bien ! Essayez, vous verrez que cette technique marche quel que soit l’accord que vous choisirez. Exemple: Si je choisis le Do ma suite d’accords pourra être : Do / Sol / Do / Fa, ou simplement Do / Sol, ou encore Do / Fa / Sol etc… 2) Essayez maintenant d’élargir un peu vos possibilités en mélangeant les accords majeurs (à l’extérieur du cercle) aux accords mineurs (à l’intérieur du cercle). Pour cela, dès que vous avez un accord majeur, jouez l’accord mineur se trouvant directement en dessous. Vous pouvez ensuite revenir sur les accords majeurs ou enchaîner avec les accords mineurs voisins ! Exemple vidéo: «I will » des Beatles. 3) Prenez un accord, puis enchaînez le avec n’importe quel accord du cercle. Ensuite revenez progressivement à l’accord de base en jouant à la suite les accords se situant entre les deux accords choisis. Exemple: Vous prenez l’accord de Do puis vous décidez de l’enchaîner avec l’accord de La. Il ne vous reste plus qu’à revenir progressivement au Do en jouant d’abord l’accord de Ré puis celui de Sol. Cliquez ici pour voir la vidéo de démonstration. Composer sa chanson de A à Z 74 Technique 3 : L’harmonisation des gammes Les choses vont commencer à se compliquer un petit peu plus à partir de maintenant car dorénavant, vous allez créer votre propre suite d’accords. Tout à l’heure, on se contentait seulement de choisir des accords parmi une liste préétablie alors que maintenant, on va créer nos propres suites et ce, à partir de n’importe quel accord. Rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser galérer au milieu de toute cette jungle d’accords pour autant. ;) Je vais vous accompagner étape par étape pour vous aider à créer votre première suite d’accords. Vous êtes prêt ? C’est parti ! Attention ! Cette section fait appel à quelques notions théoriques. Pour l’aborder au mieux, je conseille avant toute chose de regarder mon tutoriel vidéo sur les gammes et celui sur la formation des accords. Étape 1 : Choisir le premier accord Il va bien falloir commencer notre suite quelque part. Pour cela, on va choisir un premier accord. Choisissez celui que vous voulez, n’importe lequel. C’est fait ? Bien. On va pouvoir passer à l’étape 2 (vous avez vu comme c’est facile pour l’instant ? ;)) Étape 2 : Utiliser la gamme dont l’accord est issu Admettons que vous ayez choisi l’accord de Do Majeur comme premier accord de votre suite. Maintenant, il ne vous reste plus qu’à prendre la gamme de Do Majeur pour trouver les autres accords. Pourquoi cette gamme en particulier ? Tout simplement parce que les suites d’accords commencent très souvent par l’accord du Ier degré de leur gamme. Do Majeur étant logiquement le premier accord de la gamme de Do Majeur (puisqu’il lui donne son nom), on va prendre la gamme de Do Composer sa chanson de A à Z 75 Majeur. Si vous aviez choisi un accord de Sol# mineur, vous auriez eu à choisir la gamme de Sol # mineur, si vous aviez pris un accord de Fa Majeur, la gamme de Fa majeur etc… Vous voyez le principe. ;) On prend la gamme de Do Majeur Étape 3 : Harmoniser la gamme Maintenant que l’on a notre gamme, on va l’harmoniser : c’est-à-dire que l’on va créer des accords à partir de chacune des notes de cette gamme. Pour ce faire, il nous suffit d’empiler la tierce et la quinte de chacune des notes de la gamme. Exemple : Avec la première note de la gamme, le do, on emplie une tierce pour obtenir le mi et une quinte pour obtenir le sol. Voilà ce qu’on obtient au final si on applique ce processus pour toute la gamme : Gamme de Do Majeur harmonisée Surtout, faites attention à bien respecter les altérations inhérentes à la gamme. En Do Majeur, vous n’avez pas grand-chose à faire car la gamme ne possède aucune altération à la clé. Par contre, si vous aviez choisi un accord de Mib majeur (et donc une gamme de Mib majeur), vous auriez eu à ajouter les 3 bémols à la clé de cette gamme. Composer sa chanson de A à Z 76 Exemple : On harmonise la gamme de mi. On harmonise la gamme de Mi à l’état naturel Puisqu’on est en Mib Majeur, on sait que la gamme possède 3b à la clé (enfin vous le savez si vous avez pris la peine de bien réviser votre solfège :p). On va donc ajouter ces altérations (si, mi, et la) pour respecter la structure de la gamme. On ajoute les altérations inhérentes à la gamme (ici 3 bémols) Je vous mets le tableau récapitulatif des altérations existantes en fonction des gammes pour vous aider. Encore une fois, si toutes ces notions d’altérations et d’armures sont encore un peu trop obscures pour vous, je vous invite à aller revoir mon tutoriel vidéo sur les gammes qui vous aidera à tout comprendre de A à Z. ;) Composer sa chanson de A à Z Étape 4 : En déduire les accords à utiliser pour notre suite Maintenant que l’on a harmonisé notre gamme, on a notre disposition des accords que l’on va pouvoir utiliser dans notre suite. En ayant harmonisé la gamme de Do majeur, on obtient par exemple les accords : Do majeur Ré mineur Mi mineur Fa majeur Sol majeur La mineur Si diminué 77 Composer sa chanson de A à Z 78 (Pour comprendre la nature et le nom de ces accords, rendez-vous sur mon tutoriel consacré à la formation des accords). Faites suivre ces accords dans l’ordre que vous voulez, vous pouvez être sûr qu’ils sonneront bien ! Maintenant, libre à vous d’utiliser et de décliner cette méthode pour n’importe quelle gamme et pour n’importe quel mode ! Remarque : Si vous êtes attentifs, vous aurez remarqué que 5 des 7 accords obtenus correspondent aux 6 accords universels ! Voilà d’ailleurs pourquoi ces accords sont autant utilisés : ils correspondent aux accords issus de l’harmonisation de la gamme de Do Majeur. Technique 4 : Les enchaînements de degrés Maintenant que vous avez compris la technique d’harmonisation des gammes, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure et aborder la technique des « enchaînements de degrés ». Qu’est-ce que cette technique ? C’est très simple : Dans le monde de la musique et de la composition, il existe des combinaisons précises d’enchaînement d’accords. Cependant, ce que l’on va enchaîner, ce ne sont pas les accords en tant que tels, mais leurs degrés, c’est-à-dire l’ordre dans lequel ils apparaissent dans la gamme. Exemple : si on parle de l’enchaînement I, IV, V, cela voudra dire qu’il nous faudra faire suivre dans l’ordre le premier, le quatrième, et le cinquième accord de notre gamme. Si on reprend notre exemple précèdent, on aurait eu à enchaîner l’accord de Do Majeur, puis l’accord de Fa Majeur et enfin l’accord de Sol Majeur. Composer sa chanson de A à Z 79 Certaines de ces combinaisons sont utilisées à outrance dans le monde de la composition. Voici les plus connues d’entre-elles : La combinaison I IV V C’est la combinaison de l’exemple précédent. La progression I, IV, V est la plus populaire de toutes et a été utilisée dans de nombreuses chansons. Comme son nom l’indique, elle consiste à enchaîner dans l’ordre l’accord du premier degré de la gamme, puis celui du quatrième degré, et enfin celui du cinquième degré. Voici quelques exemples de chansons basées sur cette combinaison : Moby Dick - Led Zeppelin Jailhouse Rock - Elvis Presley I want to break free – Queen I Feel Good - James Brown La combinaison I vi ii V (ou Anatole) Pour réaliser cette combinaison, il nous faudra enchaîner le premier accord de la gamme, puis le sixième, puis le second et enfin le cinquième. Pour la gamme de Do majeur, notre suite sera donc : Do Majeur, La mineur, Ré mineur, et Sol Majeur. Petite précision quand même : vous remarquerez que pour certains degrés j’ai utilisé des majuscules (I, V) et pour d’autres des minuscules (vi, ii). Ce n’est pas une Composer sa chanson de A à Z 80 coquetterie de ma part (même si je trouve ça effectivement très classe) mais une convention musicale : la majuscule signifie que l’accord est majeur et la minuscule que l’accord est mineur. Et alors qu’est-ce que ça change ? Ça change tout ! Car il faut veiller à respecter la nature de l’accord de la combinaison pour que notre suite sonne bien. Si on veut utiliser la combinaison I vi ii, V, il faudra donc veiller à ce que le premier accord soit majeur, le sixième mineur, le deuxième mineur et le cinquième majeur. Degré Nature de l’accord I Majeur vi mineur ii mineur V Majeur Dans notre exemple de gamme de Do majeur, on voit que la nature de ces accords est bien respectée (pour rappel on connaît la nature d’un accord en analysant la nature de sa tierce, si on a une tierce mineure, l’accord sera mineur et si on a une tierce majeure, l’accord sera majeur. Voir le guide « L’Essentiel du Solfège p28 pour plus d’explications ;)). Par contre, si on prend une gamme de La mineur, on se rend compte que cette nature n’est pas respectée et il faudra ajouter des altérations supplémentaires aux accords pour que ce soit le cas. Exemple : On pioche les accords 1,6,2 et 5 de notre gamme de La mineur harmonisée. A l’état initial, notre suite est : La mineur, Fa majeur, Si diminué, Mi mineur. Or, si on veut suivre la structure de la combinaison I, vi, ii, V il faut que l’on s’arrange pour obtenir les accords La Majeur, Fa# mineur, Si mineur et Mi majeur. Composer sa chanson de A à Z Accords initiaux: La mineur Fa majeur Si diminué Mi mineur Accords souhaités: La majeur Fa# mineur Si mineur Mi majeur 81 On rajoute donc des altérations aux accords initiaux afin de respecter la structure et obtenir les accords souhaités. Et voilà ! Le tour est joué. ;) Si vous voulez des exemples de chansons composées à l’aide d’anatoles, vous pouvez écouter « One drop » de Bob Marley, ou encore « Spread your wings » de Queen. La combinaison I, vi, IV, V Maintenant que vous avez compris le principe, il ne vous reste plus qu’à appliquer la combinaison ! Pour une gamme de Do majeur, la suite d’accord à utiliser serait : Do majeur, La mineur, Fa majeur et Sol Majeur. Cette suite est notamment utilisée dans les chansons « Dyer Maker » de Led Zeppelin, « Octopus Garden » des Beatles, et « Stand by me » de Ben E King. La combinaison I V vi IV Cette combinaison est tellement utilisée, qu’on l’appelle même « la suite des 4 accords magiques ». Cette suite a été rendue célèbre par le groupe humoristique « Axis of Awsome » qui, au cours d’une vidéo, a repris des titres aussi variés que « You’re Beautiful » de James Blunt, « No Woman No Cry » de Bob Marley, ou encore «Let It Be » des Beatles en ne changeant jamais d’accompagnement. Si vous aussi vous cherchez à créer un hit, ne cherchez plus ! Utilisez la combinaison I, vi, IV, V. ;) Composer sa chanson de A à Z 82 La combinaison I VI III VII Cette suite est également très fréquemment utilisée dans le monde de la musique. Elle a notamment servi pour composer les chansons « Otherside » des Red Hot Chili Peppers, et « Not Afraid » d’Eminem. Voilà pour les combinaisons, à vous maintenant de les tester et surtout de les appliquer pour toutes les gammes et les modes de votre choix afin de démultiplier vos possibilités ! Technique 5 : Autochords Les techniques pirates sont des petits raccourcis qui vous aideront à gagner énormément de temps. Vous en retrouverez quelques-unes tout au long du livre. Ici, la technique pirate qui nous intéresse s’appelle « Autochords ». Autochords est un logiciel permettant de générer automatiquement et une suite d’accords efficace. Choisissez l’accord de votre choix, l’humeur que vous voulez pour votre morceau, et le logiciel vous fournira automatiquement les bons accords ! Magique !! Attention, ce logiciel n’est pas une raison suffisante pour ne pas appliquer tout ce que je vous ai expliqué précédemment. ;) Composer sa chanson de A à Z 83 III / Comment trouver une suite d’accords originale ? Vous savez maintenant comment trouver une suite d’accords agréable à l’oreille mais vous en voulez encore plus. Vous trouvez en effet que ce sont toujours les mêmes accords qui sont utilisés, et vous préférez vous démarquer des autres en sortant des sentiers battus. Vous êtes donc en quête de nouveauté et d’une suite d’accords originale. Laissez-moi vous dire une petite chose avant de continuer: l’originalité d’une chanson ne repose pas forcément sur l’originalité de ses accords. Beaucoup de personnes font en effet l’erreur de vouloir chercher uniquement la complexité et ne jurent que par les accords les moins utilisés. Mais c’est une erreur, car une chanson ne s’arrête pas qu’à ses accords. Regardez par exemple « Daddy DJ » et « With or Without you » de U2 : ce sont deux chansons totalement différentes et pourtant, les accords qui les composent sont absolument identiques !! De plus, de très nombreuses chansons aujourd’hui considérées comme des « classiques » sont composées à partir d’une base d’accords relativement simple ! Les accords ne font pas tout, votre chanson dépend de très autres nombreux paramètres comme la mélodie, l’orchestration, la synergie entre les parties et j’en passe… Osez donc la simplicité, votre chanson n’en pâtira pas. Bien au contraire ! Maintenant cette mise en garde passée, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet : rendre sa suite d’accords plus originale et pimenté. Technique 1 : Utiliser les renversements d’accords Un renversement, c’est le fait de changer l’ordre des notes qui composent l’accord. Tout à l’heure, nous avons vu et utilisé que des accords à leur état « fondamental », c’est-à-dire commençant par leur première note et formés par l’empilement régulier de tierces. Mais rien ne nous empêche de construire l’accord selon un ordre différent, en le commençant par exemple par sa deuxième note (que l’on appelle la tierce) ou sa troisième note (la quinte). Rappel : la structure de l’accord. Composer sa chanson de A à Z 84 Ainsi, un accord à 3 notes peut se présenter sous 3 formes différentes : L’état fondamental : la fondamentale est à la base de l’accord Le 1er renversement : la tierce est à la base de l’accord Le 2éme renversement : la quinte est à la base de l’accord Exemple: Avec l’accord de Do majeur Le renversement est très intéressant car il vous permet d’obtenir de nouvelles sonorités sans pour autant changer la nature de l’accord. Par exemple, un accord de Do majeur au premier renversement sera toujours un accord de Do majeur. C’est un peu comme intégrer des nuances de couleurs à votre tableau. Vous pouvez ajouter du bleu foncé, du bleu clair ou du bleu turquoise : la couleur ne sera pas exactement la même (ce qui apportera de la diversité), mais fondamentalement, ça sera toujours du bleu. Technique 2 : Ajouter de nouveaux types d’accords Pour l’instant, je ne vous ai parlé que des accords à 3 sons. Mais il existe pleins d’autres types d’accords comme les accords à 4 sons appelés « accords de septième ». N’hésitez pas à inclure ces accords à votre suite pour lui apporter un peu plus de profondeur. Exemple : « Ain’t She Sweet » des Beatles est un exemple parfait de chanson mélangeant accords à 3 sons et accords de septième. Le quatrième accord du refrain est par exemple un accord de Si septième. Composer sa chanson de A à Z 85 Vous pouvez également utiliser un autre type d’accord : l’accord à deux sons (même si dans ces cas-là on ne parle plus vraiment d’accord mais d’intervalle harmonique). Pour ce faire, il vous suffit simplement de tronquer une note (généralement la dernière) à votre accord de base. Cette technique est régulièrement dans le rock et dans la pop pour laisser plus de place à la mélodie. Exemple : le refrain de la chanson « Sun’s coming Up » de Tame Impala (à écouter à partir de 1’30’’) En (1), on voit clairement que l’accord utilisé entre la première et deuxième répétition est le même, à ceci près qu’il lui manque sa dernière note : le sol. En (2), on peut voir une variante de cette technique et un autre type d’accord que j’appelle personnellement « l’accord tronqué et doublé à l’octave » (même si cet accord doit avoir un nom spécifique, mes excuses aux puristes !). La note tronquée est remplacée par la tonique de l’accord à l’octave. Cette technique permet de faire monter la suite en intensité. Composer sa chanson de A à Z 86 Remarquez d’ailleurs comme la voix du chanteur s’envole à partir de ce moment. Remarque : Si vous avez eu l’œil attentif, vous aurez remarqué que la suite d’accords de « Sun’s Coming Up » est composée d’accords renversés. Le premier accord est par exemple un accord de sol mineur à l’état de deuxième renversement. Technique 3 : Utiliser des accords d’autres tonalités Avec les techniques précédentes, on se contentait simplement de rester dans la même tonalité. C’est-à-dire que les accords de notre suite étaient tous issus de la même gamme. Par exemple, en Do majeur on utilisait uniquement les accords Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, et Si diminué. Or, rien ne nous empêche d’utiliser d’autres accords ne faisant pas partie de la tonalité de Do Majeur. En musique, il est même tout à fait courant que des accords issus de tonalités différentes se rencontrent au sein d’un même morceau. Le problème, c’est qu’il n’est pas forcément aisé de faire sonner des accords « étrangers » avec vos accords de bases. En changeant de tonalité, vous vous exposez en effet au risque de dénaturer votre suite et de perdre votre homogénéité. Pour reprendre mes métaphores culinaires (je sais que ça vous avez manqué !), je dirai qu’utiliser des accords d’autres tonalités revient à cuisiner sucré, salé. Lorsque c’est réussi, vous pouvez être certain que votre plat sera unique et raffiné. Cependant, il n’est pas toujours facile de marier la poire et le foie gras ! Pour être sûr de ne pas louper notre recette, nous allons recourir à deux techniques : la technique des gammes relatives et la technique du mélange. Les gammes relatives Attention ! Cette section requiert quelques connaissances théoriques. Pour tout comprendre, je vous invite à regarder mon tutoriel vidéo sur les gammes et celui sur les intervalles. Deux gammes relatives sont deux gammes, l’une majeure et l’autre mineure, partageant exactement la même armure. Même s'il s’agit de deux gammes différentes, elles sont par définition très proches. Grâce à elles, vous pourrez donc changer aisément de tonalités. Il vous suffira en effet de trouver la gamme relative d’une gamme donnée, puis de piocher parmi les accords de cette gamme pour apporter de la diversité à votre morceau. Comment trouver la gamme relative d’une Composer sa chanson de A à Z 87 gamme de base ? C’est très simple : Il existe une relation mathématique liant deux gammes relatives : Gamme Majeure – tierce mineure (1t + 1/2t) = Gamme Mineure relative Et inversement : Gamme Mineure + tierce mineure (1t + 1/2t) = Gamme Majeure relative Exemple : On cherche la gamme relative de la gamme de La mineur. Grâce à notre relation mathématique, on sait que l’on va devoir ajouter une tierce mineur soit 1t + 1/2t à partir de La, ce qui nous donne Do. La gamme relative de La mineur est donc Do Majeur. Maintenant, libre à vous de piocher parmi les accords de cette nouvelle gamme pour diversifier votre suite d’accords. Exemple: On a la suite d’accords DoM, FaM, SolM, DoM. Ces accords correspondent aux degrés I, IV, et V de la gamme de Do Majeur. Grâce à nos calculs, on sait que la gamme relative de Do Majeur est La Mineur. On va donc remplacer un des accords de la gamme de Do Majeur par un accord de la gamme de La Mineur. Pour le faire de manière fluide, on va utiliser un accord du même degré. Par exemple, pour remplacer le dernier accord de notre suite qui est l’accord du premier degré Do Majeur, on va utiliser l’accord du premier degré de la gamme de La Mineur. On dit alors que la mineur est l’accord relatif de de Do Majeur. On cherche à remplacer le dernier accord de la suite qui est un accord du 1er degré Composer sa chanson de A à Z 88 On le remplace donc par l’accord du premier degré de notre gamme relative Notre nouvelle suite d’accords est donc : On dit que La mineur est l’accord relatif de Do Majeur Mélanger gammes mineures et majeures du même nom Cette technique est très simple et très efficace : elle consiste à mélanger les accords de deux gammes majeures et mineures portant le même nom. Par exemple de mélanger les accords de la gamme de Do Majeur et de Do Mineur. Ces deux gammes sont totalement différentes (Do Majeur à une armure vierge alors que Do Mineur à 3 bémols à la clé) mais leur nomenclature commune leur permet d’avoir leurs accords classés dans le même ordre. Leur mélange est donc intéressant car pour un même degré, même si l’accord porte le même nom, il sera d’une nature totalement différente. Par exemple, le troisième degré de ces deux gammes sera un accord de Mi, mais dans le cadre de la gamme de Do Majeur il s’agira de l’accord de Mi Mineur alors que dans celui de la gamme de Do Mineur, d’un accord de Mi bémol majeur. Accords issus de la gamme de Do Majeur: (on les retrouve après harmonisation de la gamme comme nous l’avons précédemment) Composer sa chanson de A à Z 89 Accords issus de la gamme de Do Mineure : Maintenant, il ne vous reste plus qu’à tester différentes combinaisons en piochant parmi les accords de ces deux gammes. Exemples de combinaisons d’accords entre les deux gammes: Composer sa chanson de A à Z 90 IV / Faire varier sa suite d’accords En plus de toutes ces astuces, vous pouvez apporter de la variation à votre suite d’accords en fonction de la manière dont vous la jouez. Jusqu’alors, on se contentait seulement de changer la nature des accords, mais la façon dont vous allez jouer ces accords est tout aussi importante. Un bon moyen d’apporter de la variation à votre suite d’accords consiste à l’arpéger. Que veut dire « arpéger» un accord ? C’est très simple : ça veut dire jouer les notes qui le composent une à une. Exemple : La chanson « Little Love » d’Aaron est composée de plusieurs accords de Ré Majeur mais les notes de ces accords ne sont pas jouées simultanément. Extrait de la partition de « Little Love » : On voit distinctement que les notes de l’accord sont jouées une à une. Ce principe d’arpège est abondement utilisé en composition et permet d’apporter une vraie profondeur à votre morceau. Si vous voulez d’autres exemples d’arpèges, je vous invite à écouter les morceaux « Nothing Else Matters » de Metallica (l’introduction), « Hotel California » des Eagles ou encore Aerodynamic de Daft Punk (le solo de guitare) Composer sa chanson de A à Z 91 Et n’oubliez jamais… Que toutes ces techniques ne sont que des outils pour favoriser l’inspiration et vous aider à démarrer. Cependant, ce ne sont en aucun cas des règles immuables à respecter scrupuleusement. Ne faites surtout par l’erreur de devenir un « mathématicien de la musique » et de calculer absolument tout ce que vous faites en ayant uniquement recours à la théorie. N’oubliez jamais qu’en musique, il n’existe aucune règle qui ne puisse être enfreinte, et que c’est justement l’infraction de ces règles qui vous permettra de découvrir les sonorités les plus intéressantes. La beauté de la musique, c’est aussi et surtout la possibilité d’être libre de pouvoir faire ce que vous voulez grâce au pouvoir de votre imagination. © Brisbane City Council Composer sa chanson de A à Z 92 A vous de jouer : Exercice 1: Trouvez un accompagnement à partir des 6 accords universels Exercice 2: Trouvez un accompagnement à partir du cycle des quintes : - En utilisant que des accords majeurs ou mineurs dans un premier temps - En mélangeant accords mineurs et majeurs dans un second temps. Exercice 3: Grâce à la technique d’harmonisation des gammes, construisez une suite de 4 accords à partir de l’accord de : La Majeur Do Mineur Exercice 4: Construisez la suite d’accords I vi IV V à partir de l’accord de Sol Majeur Exercice 5: Modifiez la suite d’accords : Do Majeur / Fa Majeur / Sol Majeur / Do Majeur - En intégrant des accords renversés et de différentes natures - En empruntant des accords d’autres tonalités Exercice 6: Jouez la même suite d’accords (de votre choix) en la faisant varier grâce aux techniques d’arpèges. Composer sa chanson de A à Z 93 Chapitre 5 : Pilier 2, la mélodie Dans cette partie vous allez apprendre : 5 Méthodes pour apprendre à créer vos propres mélodies (+ leurs variantes pirates) Une méthode pour lutter contre la page blanche et trouver une mélodie même si vous n’avez aucune inspiration Comment s’inspirer des plus grandes mélodies pour créer les vôtres ? Quels sont les 7 ingrédients qui distinguent une BONNE mélodie d’une mélodie MEMORABLE et comment les intégrer dans vos compositions ? Les 2 réflexes à adopter pour être sûr de pouvoir juger votre mélodie Quelle est « LA » question à vous poser absolument pour savoir si vous êtes dans la bonne direction ? Et 3 autres techniques pour déterminer si la mélodie que vous venez de composer est bonne ou non Composer sa chanson de A à Z 94 Introduction Une des questions qui revient le plus souvent lorsqu’on touche à la composition est : « Comment trouver une bonne mélodie ? » Comment trouver une mélodie qui va scotcher mon auditoire ? Comment trouver une mélodie qui puisse faire frissonner ceux qui m’écoutent ? Et surtout, comment trouver une mélodie qui puisse marquer leurs esprits à jamais ? La mélodie est en effet la partie la plus exposée de la chanson, c’est ce qu’entendra et retiendra en premier lieu votre auditoire. C’est la façade de votre maison. Elle se retient mieux que n’importe quelle autre partie. La preuve : Avez-vous déjà vu quelqu’un siffloter la suite d’accords d’une chanson ? Il convient donc de particulièrement soigner la composition de sa mélodie. En plus de son rôle de « vitrine » de la chanson, la mélodie permet également de véhiculer de l’émotion. La mélodie, c’est la passerelle grâce à laquelle le compositeur peut insuffler ses pensées et son message dans la chanson. Elle permet de réfléchir (de manière inconsciente ou non) son humeur et son état d’esprit. Et c’est ça qui est si fort et si particulier avec la mélodie : elle crée un lien unique entre le compositeur et son auditeur. Le compositeur partage en effet son intimité à travers la chanson, alors que l’auditeur trouve un écho de sa situation dans le message délivré par la chanson. Les pensées de l’auteur deviennent donc celle de l’auditeur et inversement. Composer sa chanson de A à Z 95 Enfin, la mélodie permet de véhiculer les paroles de la chanson et d’en souligner l’impact. Alors comment faire pour créer de belles mélodies ? Comment transformer une mélodie basique en une mélodie puissante, émotionnelle et mémorable ? Comment créer des mélodies qui puissent satisfaire l’ensemble de ces critères ? C’est ce que nous allons voir au sein de cette partie. © Horia Varlan Composer sa chanson de A à Z 96 I / Comment trouver une mélodie ? Tout comme il existe différentes façons de composer une musique, il existe plusieurs moyens de trouver une mélodie. Comme je vous l’ai suggéré précédemment, je vous conseille donc de tester chacune de ces méthodes jusqu’à trouver celle qui vous correspond le mieux. Méthode 1 : L’illumination divine Ce n’est pas une méthode à proprement parlé, mais il était quand même important que je vous en parle. Parfois, il vous arrivera de trouver une mélodie incroyable en faisant quelque chose n’ayant rien à voir avec la composition. Au milieu du supermarché, en allant chercher vos enfants à l’école, en plein milieu d’un repas, en conduisant votre voiture, dans le métro, lors d’une partie bowling… La mélodie naîtra dans votre esprit sans même que vous n’y pensiez. C’est d’ailleurs dans ces momentslà que vous serez le plus créatif car votre esprit et votre inconscient seront libres de toutes contraintes. Ils deviendront donc plus réactifs et plus enclins à trouver de nouvelles idées (d’où l’importance d’avoir en permanence sur vous votre kit du petit compositeur 5000 !) Ne sous estimez pas le pouvoir de l’illumination divine, ça peut vous arriver bien plus souvent que vous ne le pensez ; surtout si vous mettez en application tous les conseils que je vous ai prodigués au sein du chapitre sur l’inspiration. ;) Soyez frappés de l’illumination divine comme le Docteur House © eaman jiang Composer sa chanson de A à Z 97 Méthode 2 : Écrire une mélodie à partir d’une suite d’accords La première méthode pour trouver une mélodie consiste à s’appuyer sur une suite d’accords. Maintenant que vous êtes un as dans ce domaine, il vous suffit de prendre la suite d’accords de votre choix et de la jouer en boucle. Fermez les yeux, concentrez-vous, puis essayez de fredonner un petit air inspiré par ce que vous êtes en train d’entendre. Si comme moi vous ne savez pas chanter, rassurez-vous ce n’est vraiment pas grave : le plus important étant que vous « entendiez » la note que vous voulez obtenir. Peu importe si cette dernière est fausse au moment où elle sort de votre bouche, si dans votre tête vous savez de quelle note il s’agit, alors tout va bien. Cette méthode est particulièrement efficace car elle vous permet de travailler directement la relation entre votre mélodie et vos accords. Cette relation est d’ailleurs la clé de toute mélodie réussie. (Voir page 115 pour plus de renseignements sur la façon de faire coïncider un accompagnement et une mélodie). Dans cette section, vous trouverez également un exemple d’application concrète de la méthode de composition d’une mélodie à partir d’une suite d’accords). Variante pirate : Utiliser une boucle d’accords d’une de vos chansons préférées Comme son nom l’indique, cette variante consiste à prendre une suite d’accords déjà existante au lieu d’une suite d’accords nouvellement créée. Quelle est l’utilité d’un tel procédé alors que vous savez parfaitement trouver une suite d’accords ? Mise à part le fait qu’utiliser une boucle d’accords déjà prête et reconnue va vous faire gagner du temps, cette variante va vous permettre de développer votre créativité. En effet, en vous reposant sur une suite d’accords qui vous est familière, vous aurez naturellement tendance à vouloir reproduire la mélodie de la chanson d’origine. Pour éviter le plagiat, vous aurez donc tout intérêt à vous éloigner de cette mélodie le plus possible. Et pour ce faire, rien de mieux que de faire appel à votre créativité ! Méthode 3 : Écrire une mélodie à partir de paroles Une des méthodes les plus répandues pour écrire une mélodie consiste à partir d’un texte. Pour réussir à créer de la musique à partir de lettres, il faut tout d’abord lire le texte plusieurs fois pour s’en imprégner totalement. Une fois que vous avez bien l’atmosphère de la chanson en tête, essayez de chanter les paroles jusqu’à trouver un Composer sa chanson de A à Z 98 air qui vous convienne. Essayez de vous concentrer sur ce que vous inspire le texte, les émotions qu’il vous fait ressentir pour essayer de les traduire en musique. Si vous voulez un exemple d’utilisation concrète de cette méthode, je vous donne rendezvous à la section «composer une musique à partir de paroles page 151). Méthode 4 : Partir d’une improvisation Cette méthode est géniale. Elle va vous permettre de trouver une mélodie même si vous n’avez aucune inspiration. Je la tiens de Keith Richards après avoir lu son autobiographie « Life » (que je vous recommande chaudement soit dit en passant). De plus, cette méthode est de loin la plus facile à mettre en œuvre. Prenez un magnétophone (ou le dictaphone de votre smartphone ou PC) et appuyez sur le bouton « record ». Ensuite, allez-y ! C’est à vous de jouer. Balancez tout ce que vous avez et chantez tout ce qui vous passe par la tête. Ne vous arrêtez pas pendant 10 minutes. Une fois que vous avez fini, réécoutez au calme vos enregistrements. Vous aurez forcément une idée exploitable et à creuser dans le lot. Méthode 5 : Modifier une mélodie déjà existante Et pour finir cette sélection en beauté, rien ne vaut une bonne vieille technique pirate. Vous êtes assis avec votre guitare ou devant votre clavier et malgré vos multiples tentatives, rien ne vient ? Vous en avez marre de patauger et vous avez désespérément besoin d’aide ? Pas de panique, encore une fois, la piraterie est là pour vous sauver. Puisque l’inspiration ne vient pas, on va lui donner un petit coup de pouce en allant construire notre mélodie à partir d’une chanson déjà existante. Pour mettre en application cette technique, vous pouvez procéder de trois façons différentes : Façon 1 : Gardez les notes, changez le rythme Après avoir choisie la mélodie d’une des chansons de votre choix, gardez les notes qui la composent mais changez en le rythme. Ce simple changement vous donnera un rendu totalement différent de l’original. Les deux chansons « Ah ! la pêche aux moules » et « Ah ! vous dirai-je maman » sont par exemple composées des mêmes notes ! Composer sa chanson de A à Z 99 Façon 2 : Gardez le rythme, changez les notes Cette façon de faire est l’inverse de la précédente : cette fois-ci, on va garder le rythme mais changer les notes de notre mélodie. Encore une fois, là encore, vous serez surpris de constater les changements que cela entraîne ! Petit exemple avec une mélodie créée à partir d’une chanson de Mozart : Façon 3 : Garder les intervalles, changer le reste Cette fois-ci, vous allez garder l’intervalle entre vos notes, c’est-à-dire la distance qui sépare les notes de votre mélodie. Pour ce faire, vous allez suivre les « mouvements » de votre mélodie. Je m’explique : lorsque vous prenez une note quelconque de votre mélodie, la note suivante ne peut se situer qu’à trois endroits différents : Au même niveau si elle est répétée Plus haut si elle est plus aiguë Plus bas si elle est plus grave Composer sa chanson de A à Z 100 Il ne vous reste donc plus qu’à prendre un stylo et à tracer une ligne suivant le modèle dicté par votre mélodie. Au choix, vous pouvez respecter l’intervalle exact entre les notes, ou vous contenter seulement de rapporter la fluctuation (haut, bas, bas haut, milieu… ça fait un peu code de jeu vidéo dit comme ça ^^). Exemple: Mélodie Fluctuations Maintenant, il ne vous reste plus qu’à prendre une progression d’accords de votre choix et de trouver une nouvelle mélodie en chantant des notes (conformément à la méthode 1) qui suivent les mouvements rapportés sur votre papier. Changez à votre guise les rythmes et les intervalles pour vous éloigner encore plus du modèle de base. Variantes: Inverser les mouvements de votre graphe (bas devient haut etc…) Appliquer le graphe de droite à gauche Commencer la lecture en plein milieu du graphe Avertissement concernant la méthode 5 : Prenez garde à ne pas confondre techniques pirates et plagiat. Ces conseils pourront vous être utiles en cas de panne d’inspiration, ou pour vous aider à démarrer une nouvelle chanson. Cependant, je ne vous incite en aucun cas à recopier les mélodies d’un autre artiste. N’oubliez pas que le plagiat est un vol condamné par la loi et passible d’une lourde amende. Il faut absolument que votre nouvelle mélodie soit méconnaissable par rapport à celle dont elle est issue. Composer sa chanson de A à Z 101 II / Comment trouver « LA » mélodie ? Maintenant que vous savez composer une mélodie, vous allez sûrement me dire : Oui c’est bien gentil mais moi mes mélodies sont trop quelconques. Je n’en suis jamais satisfait. Je n’arrive jamais à trouver « THE » idée qui puisse faire la différence et scotcher mon auditoire. Comment faire ? C’est une bonne question. Et vous avez raison de me la poser car une BONNE chanson peut devenir une chanson INCONTOURNABLE si sa mélodie est particulièrement accrocheuse. Alors comment y arriver ? Comment transformer sa mélodie lambda en mélodie mémorable ? Comment réussir à créer une mélodie qui fasse la différence ? Suivez le guide ! Étudier les plus grands La meilleure façon de comprendre ce qui fait une belle mélodie reste encore d’étudier les chansons réputées pour leurs mélodies. Je vous invite donc vivement à écouter la musique d’artistes tels que les Beatles, Neil Young, Bob Dylan, Jeff Beck reconnus pour leur faculté à écrire des mélodies mémorables. Prenez également le temps d’étudier les mélodies de vos artistes référents. Posez-vous les questions suivantes : Quelles sont les notes utilisées ? Comment s’enchaînent-elles ? A quel rythme ? Quel est l’intervalle entre chaque note ? Quelle est la distance entre la note la plus grave et la plus aiguë de la mélodie ? Quelle relation entretien chaque note avec les accords de l’accompagnement ? Etc. Ensuite, réutilisez les résultats trouvés dans vos propres chansons. Plus vous écouterez et analyserez de mélodies, et plus votre propre sens de la mélodie sera développé. Composer sa chanson de A à Z 102 Utiliser les 7 ingrédients d’une mélodie mémorable Ce n’est pas une science exacte (de toute façon en musique ce n’est jamais le cas) mais les mélodies des plus grands succès musicaux partagent un certain nombre de caractéristiques communes. Il existe en effet un certain nombre d’ingrédients utilisés par les compositeurs pour rendre leurs mélodies plus agréables à l’oreille et surtout plus marquantes. Voici ces 7 ingrédients : Ingrédient n°1 : La répétition La répétition est l’une des caractéristiques principales de la composition moderne. Elle favorise non seulement la mémorisation du morceau, mais elle permet aussi de le structurer. Elle est donc indispensable. Cette notion de répétition peut se retrouver sur plusieurs niveaux du morceau : - Au niveau du « bloc musical » c’est-à-dire d’une des sections de la chanson comme le couplet, le refrain… (Voir page 176 pour plus de renseignements sur les sections du morceau). - Au niveau d’une phrase musicale : les phrases musicales composent le bloc musical - Au niveau des structures rythmiques : la rythmique correspond à la durée des notes faisant partie d’une phrase musicale. Les différents niveaux de répétition du morceau Composer sa chanson de A à Z 103 Répétition de la mélodie du bloc musical Ici, il s’agira de répéter toute la mélodie d’un bloc musical, comme la mélodie d’un couplet ou d’un refrain par exemple. Cette répétition va aider vos auditeurs à se souvenir de votre mélodie. C’est exactement comme lorsque vous appreniez vos poésies à l’école étant petits : plus vous la répétiez, et plus vous la reteniez facilement. Et bien ici, c’est exactement la même chose : plus les gens l’entendront, et plus ils se l’approprieront. Répétition des phrases musicales Une phrase musicale est une partie donnée de la mélodie qui exprime une idée. L’addition de ces différentes phrases musicales permet de composer le « bloc musical ». En fait, la façon la plus simple de comprendre ce qu’est une phrase musicale consiste à la comparer avec une phrase classique composée de mots : une phrase est une suite de mots permettant d’exprimer une idée, et une phrase musicale est une suite de notes permettant d’exprimer une idée musicale. Chaque phrase musicale à un but et permet d’exprimer un message. En composition, il est très courant de répéter la mélodie de ces différentes phrases musicales. Cette répétition va vous permettre de structurer votre bloc. Exemple: « Little Black Submarines » des Black Keys Deux phrases musicales constituent le couplet. La mélodie des phrases musicales est identique même si les paroles sont différentes Répétition de la structure rythmique Enfin, il existe un dernier niveau de répétition : la répétition de la structure rythmique. Cette répétition se situe au sein même du phrasé musical. Il s’agit de copier la structure rythmique d’une suite de notes appartenant au phrasé musical. Pour ce faire, il suffit simplement de décaler un bloc de notes de quelques tons (au- Composer sa chanson de A à Z 104 dessus ou en dessous du premier motif c’est comme vous voulez) tout en conservant leur structure rythmique. Cette technique est très efficace et très couramment utilisée par les compositeurs. Paul McCartney lui-même y a eu recours pour composer « Yesterday » : Vous remarquerez que la première phrase mélodique ("All my troubles seemed so far away") possède exactement la même structure rythmique que la seconde « Now it looks as if they're here to stay", cependant les notes de ces deux phrases sont différentes ! Ingrédient n°2 : L’équilibre entre répétition et variation Comme nous venons juste de le voir, la répétition est un excellent moyen de rendre son morceau mémorable. Cependant, il ne faut pas en faire trop non plus car si votre chanson n’évolue pas d’un pouce, votre auditeur finira par se lasser. Une bonne chanson alterne donc intelligemment répétitions et variations. Comment apporter un peu de variations à sa mélodie ? C’est très simple : nous venons justement de le voir grâce à la technique de répétition des structures rythmiques. En effet, grâce à cette technique vos rythmes seront les mêmes, mais vos notes elles, seront différentes. Vous apporterez donc de la variété à votre morceau tout en maintenant Composer sa chanson de A à Z 105 une certaine sensation de familiarité. Voici d’autres façons simples d’apporter de la variation à vos mélodies : Ajouter un instrument supplémentaire à la mélodie Jouer la mélodie avec un autre instrument User de nuances (jouer plus fort ou moins fort certaines parties de la mélodie) Ingrédient n°3 : La position de la fondamentale Comme nous l’avons vu tout à l’heure, la fondamentale d’un accord est la première note de cet accord (par exemple, la fondamentale d’un accord de Ré mineur sera Ré). Cette note a un rôle particulièrement important car si elle est utilisée dans la mélodie en même temps que l’accord, elle aura une sonorité particulière. L’auditeur aura en effet une sensation de familiarité et de finalité en l’écoutant. C’est une sonorité « familière » qui permet de reposer l’oreille. Une mélodie utilisant la fondamentale de l’accord repose l’oreille Il convient donc de placer la fondamentale de façon stratégique pour en maximiser l’impact. Puisque l’auditeur aura la sensation de se sentir « chez lui » en l’entendant, il est ainsi préférable d’utiliser une fondamentale d’accord en début et en fin de phrase mélodique. Pour bien comprendre ce principe, il faut que vous voyiez la phrase mélodique comme un voyage : en début de voyage, la mélodie s’en va de chez elle. Elle se ballade ensuite au gré de ses envies, avant de retourner chez elle en fin de voyage. Ici c’est exactement pareil : utiliser une fondamentale d’accord en début de phrase mélodique vous aidera à créer un point de départ fort, tandis qu’une fondamentale d’accord en fin de phrase mélodique vous aidera à réaliser une Composer sa chanson de A à Z 106 conclusion probante pour votre mélodie. Les fondamentales d’accords doivent-être utilisées aux moments stratégiques Cette technique possède un autre avantage considérable : elle vous permet de favoriser la cohésion entre vos accords et votre mélodie. En effet, vous allez utiliser des notes contenues dans vos accords pour créer votre mélodie (qui plus est aux moments les plus stratégiques de cette dernière). Si on se penche sur le morceau « Angie » des Rolling Stones, on voit que la phrase mélodique s’étale le long de la phrase « Angie, I still love you Baby ». Or, on voit que Mick Jagger et Keith Richards ont justement utilisé des fondamentales d’accords en début et en fin de cette phrase. Lors du « An » de « Angie », on voit par exemple que la note de la mélodie est le « Ré », fondamentale de l’accord de Ré mineur, tandis qu’au moment du «by», tombe le « La » de l’accord de La mineur. Composer sa chanson de A à Z 107 Ingrédient n°4 : Le point culminant Il y a dans chaque mélodie intemporelle un point culminant. Durant ce bref instant, la chanson atteint son paroxysme. Les paroles, la mélodie et les accords sont en parfaites symbioses et l’intensité de la mélodie est à son maximum. En écoutant attentivement vos chansons préférées, vous devriez apprendre à repérer rapidement ce point culminant. Exemple: Dans « Hey Jude » des Beatles, le point culminant de la mélodie se situe au moment « LET » de la phrase « Let her into your heart ». Pour assurer l’efficacité de votre mélodie, il faut que vous aussi vous appreniez à y intégrer un point culminant. Essayez de penser et de construire vos mélodies dans le but d’atteindre ce point. Une bonne méthode pour y arriver consiste à créer une mélodie ascendante et d’utiliser la note la plus aiguë de cette série comme point culminant. Le point culminant est généralement placé vers la fin de la phrase mélodique. Pas tout à fait à la fin, mais juste avant qu’elle ne se termine. Ingrédient n°5 : La forme de la mélodie En règle générale, les bonnes mélodies ont une forme clairement définie. C’est assez difficile à expliquer, mais en jetant un œil sur sa partition on peut juger visuellement de l’efficacité ou non d’une mélodie. Cela vient du fait que la mélodie délivre un message. Elle doit donc avoir du sens et respecter une certaine logique. De ce fait, la mélodie ne peut pas être qu’une succession aléatoire de notes dispatchées ici et là au gré de la partition. Elle doit respecter une certaine fluidité, ce qui se traduit par des notes relativement proches entre elles et un contour clairement défini. Exemple : Composer sa chanson de A à Z 108 La mélodie de « Yesterday » des Beatles illustre parfaitement ce principe : Bien sûr cette règle n’est pas immuable et il est tout à fait possible de composer de magnifiques mélodies sans pour autant respecter de logique entre les notes (les mélodies de Queen en sont un parfait exemple) mais si vous débutez, vous verrez que donner une forme clairement définie à votre mélodie vous aidera à la faire gagner en fluidité. Ingrédient n°6 : La longueur Lorsque vous venez à composer votre mélodie, il est très important que vous fassiez attention à sa longueur. Une mélodie trop longue va en effet être perçue comme ennuyeuse pour l’auditeur, tandis qu’une mélodie trop courte ne sera pas suffisante pour être mémorisée. Bien entendu, il n’existe pas de nombre de mesures exactes car chaque chanson est différente. Cependant, il vous appartient tout de même de veiller à ce que cette longueur soit cohérente en fonction des autres parties de votre chanson. Car même si ce sont les notes qui vont constituer l’essence même de votre mélodie, il ne faut pas non plus en négliger sa forme. Une mélodie de taille optimale, c’est en effet une mélodie qui sera plus facilement mémorisée, et donc plus marquante que les autres. Ingrédient n°7 : La durée des notes Enfin, le dernier point concerne la durée de vos notes, c’est-à-dire la rythmique de votre mélodie. En général, plus le tempo général de votre morceau sera lent, et plus ce dernier sera mélodique. Cette propriété s’applique également à l’échelle des notes : plus elles seront tenues, et plus elles véhiculeront de l’émotion. Veillez donc à bien choisir les notes « longues » de votre mélodie. Par exemple, les notes tombant sur les mots forts et émotionnels de vos paroles (voir page 148 pour voir comment faire coïncider paroles et musique). Je vous conseille également d’alterner entre notes rapides et notes tenues pour obéir au principe de « répétitions / variations » couvert au point n°2. Composer sa chanson de A à Z 109 III / Vérifier l’efficacité de sa mélodie Après avoir composé votre mélodie, vous pouvez être tenté de vous demander si cette dernière est réellement efficace et si elle se retient facilement. (Pas facile de prendre du recul sur sa chanson, lorsqu’on a eu le nez dedans pendant des lustres !). Voyons ensemble comment y arriver. 1) Les réflexes à adopter Pour réussir à juger de l’efficacité de votre mélodie, il faut avant tout que vous développiez deux réflexes. Ces deux réflexes sont indispensables, il faut absolument qu’il fasse partie de vos habitudes de compositeur (au même titre que vous avez maintenant appris à ne jamais vous séparer de votre kit du petit compositeur 5000). ;) Réflexe n°1 : Prendre du recul C’est le premier réflexe que doit absolument intégrer tout compositeur. Une fois que vous venez de composer quelque chose, laissez-le reposer deux ou trois jours avant de revenir dessus. Ça vous aidera à aborder votre travail avec un regard neuf. Surtout, ne faites pas l’erreur de considérer que votre composition est déjà parfaite en soi. N’oubliez jamais que vous pouvez toujours l’améliorer d’une manière ou d’une autre. En musique, il faut aussi savoir se remettre en question et rester humble. ;) Faites un petit break ©Nozav Composer sa chanson de A à Z 110 Réflexe n°2 : Posez-vous « LA » question Dès que vous venez de composer quelque chose (qu’il s’agisse d’une chanson finie ou d’une simple ébauche) posez-vous constamment la question suivante : « Est-ce que ça sonne bien ? ». C’est vrai que vu comme ça, cette question peut paraître absurde, mais elle n’en demeure pas moins essentielle. En musique, il y aura en effet toujours une part que je ne pourrai jamais vous expliquer (et ce, même si je vous donnais toutes les techniques de composition du monde !). Cette part, c’est « le feeling » ; ce que vous ressentez en écoutant votre musique. Est-ce que votre mélodie vous prend aux tripes ? Est-ce qu’elle vous fait rêver ? Est-ce qu’elle vous marque ? Est-ce qu’elle « résonne » en vous. Prenez bien le temps de « ressentir » votre musique et demandez-vous si elle vous plaît vraiment. Soyez particulièrement concentrés, car cette question, vous seul pouvez y répondre. 2) Les techniques pratiques Les 3 techniques suivantes vous aideront à déterminer si votre mélodie est efficace ou si elle mérite d’être retravaillée davantage. Technique 1 : La Check List de l’enfer La Check List de l’enfer (vous avez vu, j’arrive toujours à trouver des supers noms pour mes techniques de compositions, c’est sans doute l’influence de Dragon Ball Z et de Pokémon dans ma jeunesse^^) est un outil qui va vous aider à vous poser les bonnes questions. Elle va vous permettre de prendre du recul vis-à-vis de votre mélodie, tout en vous donnant l’opportunité de vérifier que vous n’avez rien oublié d’important. Petit avertissement sur la Check List de l’enfer : Toutes les bonnes mélodies ne couvrent pas obligatoirement l’ensemble de ces points. Si votre mélodie ne remplit pas l’une des caractéristiques suivantes, ce n’est pas qu’elle est mauvaise pour autant. Cette liste n’est là que pour vous aider et vous donner des indications. Il faut que vous la voyiez comme un support, et non comme une liste de commandements sacrés. De toute façon, comme je vous l’ai dit en introduction de ce livre, la composition n’est pas une recette de cuisine, on ne peut pas résumer cette activité à une simple succession d’étapes. Composer sa chanson de A à Z 111 Ma mélodie intègre-t-elle des répétitions ? Alterne-t-elle judicieusement entre répétitions et variations ? Ai-je fait un bon usage de la dominante de l’accord ? L’ai-je utilisé assez souvent ? Est-elle placée aux points stratégiques de ma mélodie ? Puis-je déceler un point culminant dans ma mélodie ? Est-ce que ma mélodie véhicule assez d’émotion ? Est-ce que les notes de ma mélodie suivent une progression cohérente ? Y-a-t-il une forme clairement définie qui se dégage ? La longueur de ma mélodie est-elle optimale ? Est-elle suffisamment longue pour être mémorable et suffisamment courte pour ne pas ennuyer l’auditeur ? Ai-je alterné notes longues et notes courtes pour apporter du contraste à ma mélodie ? Ai-je utilisé les notes de longues durées aux moments opportuns ? Est-ce que ma mélodie me plaît ? Me fait-elle vibrer ? Dégage-t-elle de l’émotion lorsque je l’écoute ? Technique 2 : L’enregistrement La qualité d’une bonne mélodie repose sur deux principaux facteurs : Sa faculté de mémorisation Sa capacité à rester durablement dans l’esprit de vos auditeurs La technique de l’enregistrement va vous aider à vérifier l’efficacité de ces deux paramètres. Pour ce faire, enregistrez votre mélodie (et votre mélodie uniquement) sur dictaphone. Pas de paroles, vous devez seulement enregistrer le son de votre mélodie. Aidez-vous d’onomatopées ou de syllabes comme « la, la, la » ou « ho, ho, ho », ça vous permettra de vous concentrer uniquement sur la sonorité et la Composer sa chanson de A à Z 112 musicalité de votre mélodie. Une fois enregistrée, écoutez attentivement votre mélodie plusieurs fois de suite. Laissez là de côté durant quelque temps, puis revenez-y quelques jours plus tard. Si vous après ce laps de temps vous êtes toujours capable de vous rappeler de votre mélodie, alors vous êtes sur la bonne voie. Sinon, retournez au charbon ! Technique 3 : Le tracé La technique du tracé est un excellent moyen pour vérifier la logique et la fluidité de votre mélodie. Le principe est similaire à celui utilisé pour les intervalles. Prenez une feuille de papier et un stylo. Placez la pointe du stylo à l’extrémité gauche de votre feuille et tracez un trait en suivant les fluctuations de votre mélodie. Pour cela, chantez votre mélodie à tue-tête (ou écoutez là si vous l’avez enregistrée) et soyez attentif à son évolution. Si votre mélodie devient plus aiguë, tracez une ligne vers le haut, si elle redescend vers le bas etc… A la fin de l’opération, vous devrez avoir une ligne continue fluctuant de haut en bas. Plus votre ligne connaîtra de changements de directions, et plus il sera difficile pour vos auditeurs de la mémoriser. Au contraire, une ligne trop morne ou trop plate souligne un autre problème : votre mélodie n’a pas assez de contraste et de personnalité. Il faudra la retravailler pour la rendre plus distinctive. Bon, je vous avoue qu’il n’y a strictement rien de scientifique dans cette méthode, mais ça peut être un bon moyen pour déceler les problèmes les plus flagrants de votre mélodie. Composer sa chanson de A à Z 113 IV/ le mot de la fin Si vous débutez en composition, il se peut que vous ne soyez pas satisfait de vos premières mélodies, et ce, même si vous avez respectez chacun des points présentés au sein de ce chapitre. Si c’est le cas, ne désespérez pas, c’est tout à fait normal. Il faut du temps pour réussir à créer de belles mélodies. Comme dans n’importe quelle activité, c’est en vous entraînant et en pratiquant que vous progresserez. Alors ne baissez pas les bras et continuez de persévérer : vous finirez par y arriver. Enfin, je vous encourage vivement à aller à l’encontre de toutes les règles présentées au sein de ce chapitre. Je sais que je vous l’ai déjà répété maintes et maintes fois depuis le début du livre (alors une fois de plus ça ne changera pas grand-chose…), mais la musique n’est pas une science exacte, c’est un art. Parfois, il y aura des chansons avec des mélodies incroyables qui seront construites sur un modèle parfaitement opposé à celui que je vous ai présenté. C’est ça aussi qui fait la beauté de la chose. De mon côté, je me contente simplement de vous donner des indications et des ingrédients qui ont fait leurs preuves. Mais jamais, ô grand jamais, je ne vous demanderai de respecter ces indications à la lettre. C’est même le contraire : allez à leur encontre, testez-les, et forgez-vous votre propre opinion. Explorez toutes les portes qui se présenteront à vous et surtout, n’oubliez jamais d’ajouter votre propre grain de folie et de personnalité à vos compositions. Composer sa chanson de A à Z 114 A vous de jouer : Exercice 1: Prenez une suite d’accords composée au chapitre précédent et essayez de lui ajouter une mélodie grâce à la méthode n°2. Exercice 2: Essayez de trouver une mélodie à partir de rien. Prenez comme point de départ l’enregistrement d’une de vos improvisations. Ensuite, peaufinez votre mélodie en vous aidant des 7 ingrédients d’une mélodie mémorable. Exercice 3: Choisissez la mélodie d’une de vos chansons préférées. Vous vous inspirerez de cette mélodie pour créer trois mélodies différentes grâce aux trois techniques pirates de la méthode n°5. Exercice 4: Choisissez une chanson d’un de vos artistes référents. Analysez ensuite les trois niveaux de répétitions de cette chanson et reproduisez-les pour composer une mélodie de votre choix. Répétez cet exercice en vous focalisant cette fois sur l’usage de la dominante et des notes de l’accord dans la mélodie. Exercice 5: Piochez trois chansons de votre choix et pour chacune d’entre elle repérez le point culminant. Sur quelle parole tombe-t-il ? Comment a-t-il été amené ? Qu’est-ce qui en fait sa particularité ? Exercice 6: Grâce à toutes les techniques que nous avons vues, composez une mélodie respectant l’ensemble des points de la check list de l’enfer. Puis, composez une nouvelle mélodie faisant le strict opposé des points présentés au sein de la check list de l’enfer. Composer sa chanson de A à Z 115 Chapitre 6 : Lier l’accompagnement et la mélodie Dans cette partie vous allez apprendre : A lier harmonieusement votre accompagnement et votre mélodie Une méthode étape par étape pour composer une mélodie à partir d’un accompagnement Une méthode étape par étape pour trouver un accompagnement à votre mélodie Composer sa chanson de A à Z 116 Introduction La beauté d’une mélodie ne dépend pas forcément des notes qui la composent : elle dépend surtout de la relation qu’elle entretient avec son accompagnement. En effet, une suite d’accords a pour rôle de supporter et de mettre en valeur la mélodie. Tout au long de la chanson, mélodie et accompagnement vont se rencontrer, s’opposer, et se compléter. Il est donc impératif que vous considériez la composition de ces deux éléments simultanément. Règle d’or de la composition : La mélodie et l’accompagnement sont totalement liés. L’une ne peut pas aller sans l’autre. Il faut donc composer une mélodie en fonction de son accompagnement, et un accompagnement en fonction de sa mélodie. Pour prendre un parallèle, je dirai que la mélodie et son accompagnement sont semblables à un pilote de rallye et son copilote : certes il y en a un qui est là pour épauler l’autre, mais c’est seulement ensemble, et grâce à une parfaite cohésion d’équipe, qu’ils pourront gagner la course. Dans cette partie, nous verrons donc comment faire coïncider parfaitement accompagnement et mélodie. Dans un premier temps, nous verrons une méthode pour écrire étape par étape une mélodie mémorable à partir d’accords, puis dans un second temps, nous verrons comment trouver un accompagnement efficace pour une mélodie donnée. Composer sa chanson de A à Z 117 I / Créer une mélodie à partir d’une suite d’accords Tout à l’heure, nous avons vu que pour composer une mélodie, une méthode particulièrement efficace consistait à prendre une suite d‘accords comme point de départ. A partir de cette suite d’accords, je vous incitais ensuite à siffloter un air jusqu’à trouver une mélodie qui vous plaise. Dans cette partie, nous allons revenir en détail et point par point sur cette méthode. Cependant, plutôt que de nous fier entièrement à notre instinct, nous allons nous aider de techniques pour réussir à composer la mélodie. Étape 1 : Prendre une suite d’accords Grâce au premier pilier, vous connaissez maintenant toutes les techniques pour trouver une suite d’accords. Choisissez en une parmi toutes celles que vous avez déjà composées. Pour cet exemple, je vais prendre la suite : Do Majeur, Sol Majeur, et La Mineur Étape 2 : Utiliser les notes contenues dans l’accord Il est maintenant temps de trouver une mélodie pour agrémenter nos accords. Pour y arriver, un bon point de départ consiste à utiliser les notes contenues dans les accords. Par exemple, notre premier accord est un accord de Do majeur. Il est composé des notes Do, Mi, et Sol. On va donc choisir une de ces trois notes pour former notre mélodie. Retenez bien cette règle car c’est l’une des plus simples mais aussi l’une des plus fondamentales de la composition : si vous voulez lier efficacement votre accompagnement et votre mélodie, utilisez les notes de vos accords pour composer votre mélodie. Composer sa chanson de A à Z 118 J’utilise les notes de mes accords pour composer la mélodie Remarque : Rappelez-vous que l’une des façons sûres de construire une mélodie mémorable consiste à utiliser judicieusement les fondamentales d’accords. C’est ce que j’ai fait ici en plaçant mes fondamentales aux endroits stratégiques : au premier et au dernier accord de mon accompagnement. Étape 3 : Agrémenter la mélodie grâce à des notes de la gamme On ne va pas se contenter de composer une petite mélodie à 3 notes. Pour compléter notre mélodie, deux choix s’offrent à nous : utiliser d’autres notes contenues dans l’accord comme nous l’avons vu précédemment, ou utiliser des notes provenant de la gamme issue de la tonalité du morceau. La tonalité nous indique en effet quelle gamme a été utilisée pour construire le morceau. En déduisant la tonalité du morceau (grâce à l’étude des accords), nous pourrons donc connaître les notes qui sonneront justes pour composer notre mélodie. En fait, on fait ici le strict inverse de ce que nous avons fait précédemment dans la partie consacrée aux accords : au lieu de partir d’une gamme pour trouver les accords qui marchent, on part des accords pour trouver la gamme qui marche. Ici au vu des différents accords de ma suite, on en déduit que la tonalité du morceau est « Do Majeur » (pour apprendre à repérer la tonalité d’un morceau en un clin d’œil, consultez mon cours vidéo en cliquant ici). On sait donc que l’on va pouvoir piocher parmi les notes de la gamme de Do majeur pour agrémenter notre mélodie. J’utilise les notes de la gamme issue de la tonalité du morceau pour agrémenter la mélodie Composer sa chanson de A à Z 119 Pour l’instant, on va rester simple en rajoutant uniquement des notes voisines à nos premières notes : Note : Utiliser des notes issues de la tonalité générale du morceau est un des autres concepts clés permettant de lier efficacement mélodie et accompagnement. Étape 4 : Inclure des sauts d’intervalles Notre mélodie commence vraiment à ressembler à quelque chose maintenant. Mais on ne va pas en rester là ; on va passer à la vitesse supérieure pour lui apporter encore plus de fraîcheur et d’originalité. Pour y arriver, on va varier la longueur des intervalles entre les notes de notre mélodie. (Pour rappel, un intervalle est la distance séparant deux notes). On va laisser certaines notes relativement proches entre-elles, tandis que l’on va créer des « sauts » entre d’autres notes pour créer un effet de surprise. Faites parler votre inspiration et procéder par tâtonnement pour déterminer quelles sont les notes à espacer, ou celles à rapprocher. Libre à vous d’agrémenter ensuite votre mélodie de quelques notes supplémentaires pour l’étoffer encore plus. Quelques notes supplémentaires et des intervalles différents (mais cohérents) permettent d’étoffer la mélodie Composer sa chanson de A à Z 120 Étape 5 : Varier les rythmes Enfin, pour parfaire notre mélodie, il ne nous reste plus qu’à apporter de la variation au niveau rythmique. Chantez votre mélodie en boucle et variez la durée de certaines notes jusqu’à ce qu’un rythme spécifique s’impose à vous naturellement. Voilà, le tour est joué ! Vous avez réussi à composer une belle mélodie à partir de vos accords. ;) En voilà une belle mélodie ! Composer sa chanson de A à Z 121 II / Trouver un accompagnement efficace pour sa mélodie Considérons maintenant le cas inverse du précèdent : vous venez de trouver une mélodie magnifique, mais vous ne savez pas comment composer son accompagnement. Vous vous demandez quels sont les accords à utiliser pour la mettre en valeur, ou au contraire ceux à éviter. Dans le jargon musical, cet art consistant à agrémenter une mélodie d’accords, c’est ce qu’on appelle « l’harmonisation ». Bien entendu, pour une mélodie donnée, il peut y avoir plusieurs harmonisations possibles, mais il existe tout de même certains principes généraux qui vous aideront à trouver les « bons » accords pour votre mélodie. Étape 1 : Retranscrire la mélodie La première chose à faire, c’est de mettre par écrit les notes qui composent votre mélodie. Pour cela rien de plus simple : munissez-vous de votre instrument, chantez, et retranscrivez les notes une à une. Ensuite, faites attention à la longueur de ces notes les unes par rapport aux autres pour en dégager la rythmique. En règle générale, vous n’aurez pas trop à vous casser la tête pour dégager la rythmique de votre mélodie puisque l’immense majorité des morceaux actuels (et donc que vous composerez) sont en 4 temps (voir le pilier 4 sur la rythmique page 158 pour plus d’informations). Et voilà notre mélodie ! Étape 2 : Trouver la tonalité du morceau Comme tout à l’heure, nous allons devoir trouver la tonalité du morceau pour savoir dans quelle gamme piocher nos accords. Après analyse de notre mélodie, on se rend compte que tous les « Do » et les « Fa » qui la composent sont « dièses ». De plus, que la première et la dernière note du morceau sont des Ré. Tous ces indices nous permettent d’en déduire que la tonalité du morceau est Ré majeur. (Encore une fois, Composer sa chanson de A à Z 122 si vous avez du mal à déterminer la tonalité d’une mélodie ou d’un morceau, regardez mon tutoriel vidéo sur le sujet en cliquant ici). Étape 3 : Harmoniser la gamme On sait maintenant que la tonalité de notre mélodie est Ré Majeur. Nous allons donc partir de la gamme de Ré Majeur pour nous aider à trouver les « bons » accords. Exactement comme nous l’avons fait dans la partie consacrée aux accords, nous allons harmoniser cette gamme. En harmonisant notre gamme de Ré Majeur, on obtient ainsi les accords Ré Majeur, Mi Mineur, Fa# Mineur, Sol Majeur, La Majeur, Si Mineur et Do# Diminué. La tonalité du morceau est Ré Majeur, on part donc de la gamme de Ré Majeur pour trouver nos accords On harmonise la gamme et on en déduit nos accords Étape 4 : Déterminer ou placer les accords Avant d’utiliser nos accords pour harmoniser notre mélodie, il faut d’abord se demander où placer ces accords. En effet, nous n’allons pas utiliser un accord différent pour chaque note de la mélodie. Cette répartition est assez subjective et dépendra vraiment des notes (et des paroles) que vous voulez mettre en valeur. Malgré tout, si vous n’avez strictement aucune idée de la façon dont répartir vos accords, une méthode sûre consiste à les placer sur les temps 1 et 3 de votre mesure. Pourquoi ces temps en particulier ? Parce qu’ils correspondent à ce qu’on appelle des Composer sa chanson de A à Z 123 « temps forts », c’est-à-dire des temps qui seront naturellement plus marqués que les autres. Placez vos accords sur les temps forts de la mélodie Étape 5 : Harmoniser grâce aux accords I, IV, V Maintenant que l’on sait quels accords utiliser et ou les placer, il ne nous reste plus qu’à harmoniser notre mélodie. Commençons tout d’abord par la première et la dernière note de notre mélodie. En effet, nous allons utiliser un accord du premier degré (c’est-à-dire l’accord Ré Majeur dans notre cas) pour respecter le principe d’utilisation de la fondamentale d’accords. Utilisez l’accord du premier degré pour la première et la dernière note de la mélodie A ce point de l’harmonisation, vous allez sûrement me demander quels sont les accords à utiliser pour les autres notes de la mélodie. Parmi les 7 accords que nous avons sous la main, comment savoir lesquels choisir et où faut-il les placer ? C’est très simple : pour une première ébauche d’harmonisation, je vous conseille tout d’abord de n’utiliser que les accords I, IV, et V de votre gamme. Pourquoi ces trois accords en particulier ? Tout simplement parce qu’ils contiennent à eux trois toutes les notes de la gamme ! A eux trois, ils suffisent donc à harmoniser l’ensemble de votre mélodie. Composer sa chanson de A à Z 124 Commencez votre harmonisation avec les accords I, IV, et V de votre gamme Testez un peu avec votre instrument et voyez quel accord vous préférez parmi les trois. La répartition de ces trois accords au sein de votre mélodie se fait de façon tout à fait arbitraire, et en fonction de vos préférences. Après quelques recherches, on peut dresser une première version de notre harmonisation : Note : Vous pouvez même intégrer des renversements (comme je l’ai fait ici pour le deuxième accord) pour ajouter de la diversité à votre accompagnement. Étape 6 : Inclure les autres accords de la gamme Cette première harmonisation est une bonne base, mais elle manque un peu de diversité. Pour y ajouter du piment, on va remplacer certains de nos accords précédents par d’autres accords issus de la tonalité. Autrement dit, on ne va plus se contenter d’utiliser les accords I, IV, V : on va pouvoir choisir n’importe quel accord de notre gamme. Quel accord choisir pour être sûr qu’il corresponde à la mélodie ? Facile, on va reprendre une des règles vues dans la première partie de ce chapitre : on va utiliser des accords dont les notes sont comprises dans notre mélodie. Par exemple, on cherche à remplacer le deuxième accord de la deuxième mesure pour éviter d’utiliser deux fois le même accord dans l’accompagnement. La note qui tombe à ce moment-là de la mélodie est le Ré. On va donc choisir parmi notre liste un Composer sa chanson de A à Z 125 accord contenant la note Ré. L’accord de Si mineur correspondant au 6 ème degré de la gamme fera parfaitement l’affaire car il est composé des notes Si, Ré, et Fa#. En procédant de la même façon, on peut remplacer d’autres accords et diversifier notre accompagnement : Intégrez les autres accords de la tonalité en vous basant sur les notes communes Étape 7 : Mettez de la variété dans votre accompagnement Enfin, pour apporter de la variété à votre accompagnement, vous pouvez utiliser toutes les techniques décrites dans la section « varier sa suite d’accords ». Utilisez des accords d’autres tonalités, changez la nature de vos accords (accords tronqués, accords à 4 notes), jouez certains accords de façon arpégée et d’autres de façon plaquée. De même variez la rythmique de votre accompagnement. Ici je n’ai utilisé que des blanches, mais rien ne vous empêche de faire durer certains accords, ou au contraire d’ajouter d’autres accords pendant les temps faibles. Faites-vous plaisir, testez et soyez à l’écoute de votre inspiration. N’oubliez pas qu’en musique tout est possible ! Composer sa chanson de A à Z 126 A vous de jouer : Exercice 1 : Prenez la suite d’accords de votre choix et composez une mélodie à partir de cette dernière en vous aidant de l’exemple ci-dessus. Exercice 2: Prenez une mélodie que vous venez de composer et trouvez son accompagnement grâce aux 7 étapes d’harmonisation. Composer sa chanson de A à Z 127 Chapitre 7: Pilier 3, les paroles Dans cette partie vous allez apprendre : A trouver un thème pour votre chanson LE sujet inépuisable qui marche à tous les coups (et qui n’est pas l’amour !) 5 étapes progressives pour vous aider à écrire vos paroles 5 astuces pour améliorer drastiquement l’impact de vos paroles Comment vous inspirer des techniques issues de la poésie pour écrire vos paroles ? Comment choisir un titre efficace pour votre chanson ? Composer sa chanson de A à Z 128 Introduction Nous arrivons maintenant au troisième des quatre piliers d’une chanson : les paroles. Ce pilier, je sais qu’il laisse peu d’entre vous insensibles. En général, soit vous le détestez car l’écriture des paroles est un des exercices les plus difficiles de la composition, soit vous l’adorez car la dimension textuelle d’une chanson revêt pour vous une importance particulière. Quoi qu’il en soit, que vous les adoriez ou que vous les détestiez, les paroles sont un des éléments fondateurs de la chanson. Car plus qu’un simple texte, les paroles d’une chanson se doivent de remplir plusieurs rôles : Porter le message de la chanson : Les paroles constituent le moyen d’expression le plus direct du compositeur. Elles représentent la vitrine de son esprit, et permettent de rapporter clairement ses pensées. Elles vont donc l’aider à s’exprimer et à porter son message aux oreilles du monde entier. Donner une direction à la musique : Seule, la musique peut exprimer une infinité de choses et peut être interprétée de multiples façons. Les paroles sont donc là pour aider l’auditeur à comprendre le message véhiculé par le compositeur. Ainsi, en fonction de ce qui y est raconté, une chanson peut devenir une histoire, un support de dénonciation, un moyen d’expression, ou même un relais d’information. Composer sa chanson de A à Z 129 Véhiculer la mélodie : Les paroles permettent de porter la mélodie. C’est en effet grâce aux paroles que les notes de la mélodie arrivent jusqu’aux oreilles de l’auditeur. D’ailleurs, paroles et mélodie sont deux entités indissociables l’une de l’autre : la mélodie prend naissance à partir du moment où les paroles sont chantées, alors que l’auditeur portera toute son attention au sens du texte grâce à la beauté de la mélodie. Pour voir comment associer paroles et mélodie, je vous donne rdv page 148. Alors comment écrire des paroles qui puissent remplir l’ensemble de ces fonctions ? Comment écrire des paroles qui ont de l’impact ? Et tout simplement comment écrire les paroles d’une chanson ? C’est ce que nous allons voir au sein de cette partie. Les paroles vous permettent de laisser votre message © Moyan Brenn Composer sa chanson de A à Z 130 I / Quel sujet aborder dans ses chansons ? Beaucoup de personnes bloquent et ne savent pas de quoi parler dans leurs chansons. Au moment de se retrouver face à leur feuille, c’est le vide : rien ne leur vient ou le sujet qu’ils choisissent leur paraît trop banal. Et pourtant, il n’y a vraiment pas lieu de s’inquiéter car une chanson peut parler de tout et de n’importe quoi : vous pouvez choisir de raconter une histoire qui va se dérouler sur des années, ou décrire avec précision la dernière heure d’existence d’une personne. Vous pouvez faire voyager votre auditeur partout dans le monde, ou le laisser témoin d’une scène à huit clos. Vous pouvez parler de tous les habitants de la planète, ou simplement décrire une nuit étoilée dans le silence de mort d’un désert. Vous pouvez décrire votre dégoût des autres, ou célébrer l’amour que vous portez à la personne la plus chère de votre vie. Bref, comme le dirait si justement le personnage Claudy Faucan du film Dikkenek (ce film est magique): « Tout est possible, tout est négociable ». Vous pouvez parler d’absolument tout ce que vous voulez dans votre chanson. Malgré tout, puisque je sais qu’il est difficile de trouver de bonnes idées, je vais vous donner les thèmes les plus courants dans les chansons ainsi qu’un thème universel qui vous aidera à ne plus jamais connaître la page blanche. Les thèmes récurrents Certains thèmes sont des classiques de chez classiques particulièrement souvent dans les paroles des compositeurs : et reviennent L’Amour et toutes ses variantes L’amour est sans aucun doute le sujet le plus abordé de toute l’histoire de la musique (et aussi de la littérature et de la poésie). Du premier regard au suicide amoureux en passant par la tromperie, les moments heureux, la rupture, le sexe, la routine, le manque, le fait d’aimer trois femmes en même temps et ne pas savoir laquelle choisir, l’amour est un sujet aussi vaste que répandu. Exemple : Ghinzu « The Dragster Wave » Composer sa chanson de A à Z 131 Les autres types de relations humaines L’amitié, la famille, et plus généralement la place de l’Homme dans la société sont autant de sujets répandus dans les chansons. Comme le dit Aristote, l’Homme est un animal social, il est donc normal qu’il se préoccupe de sa place et de sa relation avec les autres. Exemple: Red Hot Chili Peppers « My friends » La société / La politique De nombreuses chansons ont eu pour vocation de porter des messages. Quoi de mieux en effet qu’une belle mélodie et qu’un air entraînant pour retenir l’attention ? De nombreux artistes comme Bob Marley ou Rage Against The Machine sont ainsi connus pour leur habilité à sensibiliser les foules, réveiller les consciences, et inciter à l’action grâce à leur musique. Exemple : Bob Marley « Get Up, Stand up » ; L’Histoire Comme il existe des livres d’Histoire, il existe également de nombreuses chansons relatant des faits historiques. Les chansons d’Histoire regroupent également les chansons ayant peint leur époque à un moment donné. Aujourd’hui, elles font donc offices de témoins du passé. Exemple : Medine « Du Panjshir à Harlem » La spiritualité Les paroles d’une chanson relatent souvent les centres d’intérêts de son auteur. Si ce dernier est inspiré par la religion dans son quotidien, alors il n’est pas rare qu’il retranscrive cette foi à travers son œuvre. De même, la place de l’Homme dans l’univers, l’origine de la vie ou la peur de la mort sont autant de sujets passionnants et récurrents de chansons. Exemple : August Burns Red « Spirit Breaker » La fiction Par la fiction, j’entends le fait de raconter une histoire. Beaucoup de chansons sont en effet basées sur ce format : comme un livre, elles mettent en scène des personnages et racontent leurs péripéties au fur et à mesure de l’avancement de la chanson. Cette façon de faire est très efficace car l’auditeur, désireux de connaître la fin de l’histoire, est incité à écouter la chanson jusqu’au bout. Exemple : Eminem « Stan » Composer sa chanson de A à Z 132 Le divertissement La fête, les filles, l’alcool… Dois-je vraiment vous décrire cette section en détail ? ;) Rien Bon, j’avoue, j’aurai pu me passer de cette section. Mais est-ce de ma faute si la majorité des chansons d’aujourd’hui contiennent des paroles creuses et sans aucun sens à base de « Yeah, Yeah, Yeeaah » ou de « Woo Oh Oohh » ? Le thème inépuisable Il existe un sujet de chanson universel. Ce sujet constitue un vivier inépuisable d’idées et peut faire face à n’importe quelle page blanche. Il est de loin le sujet le plus intéressant et le plus efficace de tous. A lui seul, il peut même suffire à nourrir l’ensemble de vos œuvres. Mais c’est quoi ce sujet magique ? Ça existe vraiment un tel thème ? Oui oui, ça existe bel et bien. Je vais même vous le révéler sans plus tarder. Ce sujet c’est… la pêche des loutres en milieu transatlantique ! Mais non je rigole ! (quel plaisantin je fais…). Plus sérieusement, ce sujet c’est VOUS. Les émotions, un formidable levier d’inspiration Vos expériences, vos préoccupations, vos envies, vos peurs, ou encore vos réflexions sont autant de sujets passionnants de chansons. Des auteurs comme Charles Bukowski, John Fante, ou Hunter S Thompson ont d’ailleurs bâti l’ensemble de leurs œuvres littéraires à partir de sujets autobiographiques. Comme je vous l’ai dit précédemment, la musique est un formidable moyen d’exprimer ce que vous ressentez au plus profond de vous. A ce titre, il est donc normal que vous parliez de ce qui vous fasse vibrer dans vos chansons. Parlez de ce qui vous touche, des sujets qui vous intéressent, et des valeurs que vous avez envie de véhiculer. Il faut que votre sujet vous prenne aux tripes et vous engage personnellement. Ce faisant, vous serez sûr de ne plus jamais tomber en panne d’inspiration. Car tout ce qui vous concerne et tout ce qui a de l’importance à vos Composer sa chanson de A à Z 133 yeux va engager vos émotions ; et ces émotions sont de formidables leviers d’inspiration. Prenons un petit exemple pour illustrer cette idée : rappelez-vous que tout à l’heure, je vous ai dit que l’amour était l’un des sujets les plus traités dans l’histoire de l’art et de la littérature. Si c’est le cas, ce n’est pas pour rien : c’est parce que les événements liés à l’amour font naître des pics émotionnels chez leurs auteurs. Ce surplus d’émotions les conduit alors à vouloir extérioriser ce qu’ils ressentent, et c’est ainsi que vient leur inspiration. En définitive, si vous parlez de ce qui vous fascine ou de ce qui a de l’intérêt à vos yeux, vous ferez appel à vos émotions et ne serez plus jamais en panne d’inspiration. Un gage d’originalité Parler des sujets qui vous touchent personnellement comporte un autre avantage majeur: vous êtes sûr d’écrire des paroles originales. En effet, même si vous écrivez une chanson sur un sujet qui a déjà été traité des millions de fois, chaque personne est différente. En écrivant des paroles sincères, vous les écrirez donc à travers votre prisme, c’est à dire à travers votre vision de la vie et à travers votre personnalité. Pour preuve, regardez le nombre de chansons sur l’amour : malgré leur nombre, y en a-t-il seulement deux similaires ? Extériorisez ce que vous ressentez et touchez les autres Enfin, parler d’un sujet qui vous prend aux tripes possède un dernier avantage (et non des moindres) : d’autres personnes pourront s’identifier à ce que vous dites. Raconter des choses dans lesquels d’autres personnes se retrouvent constitue un excellent moyen d’écrire de bonnes paroles. Si des groupes comme « Fauve » cartonnent actuellement, c’est justement parce qu’ils arrivent à mettre des mots sur des situations partagées par de très nombreuses personnes. Idem pour la mini-série « Bref » : si elle a rencontré autant de succès, c’est aussi parce qu’elle a réussi à mettre en scène un personnage auquel les téléspectateurs ont pu s’identifier facilement. Composer sa chanson de A à Z 134 II / Le processus d’écriture des paroles d’une chanson Maintenant que vous savez quel thème aborder dans vos chansons, il ne vous reste plus qu’à en écrire les paroles. Connaître la différence entre texte et paroles A première vue, l’écriture des paroles peut paraître la partie la plus simple de la chanson. En effet, l’écrire d’un texte est un réflexe beaucoup plus naturel que celui de l’écriture d’une musique. Nous sommes habitués depuis notre plus jeune âge à écrire et à inventer des textes (rappelez-vous, les terribles rédactions et exposés de votre jeunesse…) alors que nous sommes beaucoup moins coutumiers au fait d’écrire une musique. C’est d’ailleurs pour cette raison que beaucoup de débutants en composition se plongent directement dans l’écriture de paroles : ça leur paraît coutumier et naturel. Écrire un simple texte ? Ça je sais faire, il n’y a rien de plus facile ! Ils écrivent alors tout un texte ou un poème et pensent avoir là un point de départ fantastique pour leur chanson. Tout ce qu’il me reste à faire maintenant, c’est de trouver la musique qui va avec ! Malheureusement, cette façon de faire est la plus grande erreur qui soit pour l’apprenti compositeur. Car en procédant ainsi, ce dernier omet un détail de taille : le texte et les paroles sont deux supports totalement différents. Ils ne peuvent être traités de la même façon car il existe une différence fondamentale entre les deux : la concision. En effet, lorsque vous racontez une histoire à travers un texte, vous avez la liberté d’utiliser autant de mots que vous le voulez. Vous pouvez utiliser le nombre de phrases de votre choix pour décrire une action avec précision, ou rajouter autant de passages descriptifs que vous le souhaitez pour renforcer l’immersion de votre Composer sa chanson de A à Z 135 lecteur dans votre récit. Or, puisqu’une chanson à une durée limitée, vous n’avez pas cette liberté. Votre nombre de phrases est réduit et tout l’enjeu sera de passer votre message en prenant en compte cette contrainte. Vous devrez réussir à transmettre l’essence de votre message en quelques phrases seulement. Pour y arriver, nous allons voir une méthode d’écriture de paroles en 5 étapes. 5 étapes pour écrire vos paroles Étape 1 : Définir le thème Du thème de votre chanson découlera vos paroles. Grâce à tous les conseils de la première section, il doit maintenant vous être facile de trouver un bon thème. Une fois que vous l’avez choisi, vous pouvez passer à l’étape 2. Exemple de thème: L’écologie, l’Homme est en train de détruire tout ce qui l’entoure. Étape 2 : Le brainstorming Maintenant que vous avez votre thème, il va falloir que vous le développiez pour en retirer des idées. Pour ce faire, nous allons reprendre la technique du free writing vu dans le chapitre consacré à l’inspiration. Prenez une feuille et écrivez votre thème au sommet de cette page. Ensuite, écrivez tous les mots et toutes les idées que vous évoque votre concept. Surtout, n’ayez aucune limite et lâchez-vous. Le but n’est pas de mettre en forme vos phrases, mais de créer du contenu en étant spontané. Rien ne doit vous arrêter ou brider votre imagination. Même si vous trouvez une de vos idées loufoque ou hors sujet par rapport à votre thème, notez la quand même. La seule règle, c’est de retranscrire par écrit tout ce que vous pensez. Étape 3 : Utilisez les mots-clés Une fois que vous avez fini de développer votre thème, relisez vos notes et repérez les idées et les phrases qui méritent d’être développées. Surlignez les mots clés de vos phrases et définissez de nouveaux mots clés à partir de vos idées. Exemple de mots clés : terre, pollution, respirer, détruire, brouillard, propre, abandonner, suffoquer… Le fait d’utiliser des mots clés va vous aider à rester concis et à transmettre l’essentiel de vos idées rapidement et efficacement. Composer sa chanson de A à Z 136 Étape 4 : Précisez le champ d’action de votre histoire A ce stade de l’écriture, vous devez avoir une liste de mots-clés et quelques phrases toutes faites issues de votre session de brainstorming. Vos paroles et votre histoire doivent commencer à apparaître naturellement sous vos yeux. Pour éviter de rester dans le factuel et donner de l’originalité à vos paroles, nous allons maintenant définir le champ d’action de votre histoire. Le point de vue De quel point de vue sera racontée votre histoire ? Allez-vous raconter les faits de façon extérieure ? Ou au contraire êtes-vous le héros de votre histoire ? Vous adressez-vous directement à quelqu’un en particulier ? Ou votre message est-il à l’ensemble de la population ? Prenez bien le temps de répondre à toutes ces questions car chaque point de vue possède ses propres spécificités. La première personne : Sûrement le plus populaire de tous les points de vue. L’auteur et le personnage se confondent en une seule et même personne. Ce point de vue est donc le plus personnel de tous et permet d’exprimer directement l’opinion et les émotions de l’auteur. La deuxième personne : Grâce à ce point de vue, vous pouvez exprimer votre message à une personne en particulier. C’est une forme d’expression très directe. La troisième personne : Ici, l’auteur devient un reporter. Il se contente de relater les faits qui se déroulent sous ses yeux. La troisième personne est particulièrement utile car elle vous permet de vous détacher en partie de ce que vous racontez. Vous pouvez donc émettre un avis ou une critique sans en prendre l’entière responsabilité. Note: Ces trois points de vue sont les plus communs de tous mais rien ne vous empêche d’utiliser d’autres points de vue (ex : première personne du pluriel avec We Will Rock You de Queen) ou même de changer de point de vue en cours de chanson. Le temps A quel moment s’est passée votre histoire ? L’action est-elle en train de se dérouler sous vos yeux ? Est-elle déjà passée ? Ou au contraire aura-t-elle lieu dans le futur ? Encore une fois, la portée de votre message sera totalement différente en fonction Composer sa chanson de A à Z 137 du temps que vous choisirez. Chaque temps possède ses propres caractéristiques : le présent est une forme particulièrement courante car il permet de retranscrire facilement l’action, le passé quant à lui encourage la nostalgie, tandis que le futur est particulièrement apprécié pour décrire les rêves et les souhaits. La cible A qui s’adresse votre chanson ? Est-ce une personne particulière ? La terre entière ? Une institution ? En tant que compositeur, vous devez définir la cible de votre chanson, ça vous aidera à améliorer l’impact de votre message. Le ton Quelle émotion voulez-vous faire ressentir à travers votre chanson ? De la joie ? De la tristesse ? De la colère ? De la lassitude ? Déterminer le ton de votre chanson vous aidera à définir un champ lexical pour vos paroles. Étape 5 : Écrivez vos phrases Maintenant que vous avez vos idées, vos mots-clés, et le champ d’action précis de votre histoire, il ne vous reste plus qu’à construire vos phrases. Pour cela, reliez vos mots-clés de façon à ce qu’ils correspondent au champ d’action de votre histoire. Normalement, grâce à la représentation précise de votre histoire, vous ne devriez avoir aucun mal à y arriver. Vous pouvez même glisser quelques phrases toutes faites issues de votre brainstorming pour étoffer votre création. On peut assimiler cette dernière étape au passage à la rédaction d’un rapport : il ne vous reste plus qu’à créer des phrases à partir de votre plan détaillé ! Note: L’écriture des paroles doit respecter deux autres grandes conditions : Les paroles doivent être écrites en accord, et en fonction de la musique (Rendez-vous page 148 pour voir comme associer harmonieusement paroles et musique). Les paroles doivent être écrites en fonction de la structure de la chanson (Rendez-vous à la section « évolution des paroles au cours du morceau page 204). Composer sa chanson de A à Z 138 III / Écrire des paroles qui ont de l’impact Vous connaissez maintenant le processus d’écriture des paroles mais vous vous demandez peut-être comment écrire de bonnes paroles pour vous élever au rang d’un Jacques Brel ou d’un Bob Dylan. Comme vous vous doutez, il vous faudra déjà une bonne dose de temps et de pratique ;). Mais voici tout de même quelques conseils qui devraient vous aider à améliorer drastiquement l’impact de vos paroles. 5 astuces pour booster vos paroles Astuce n°1 : S’inspirer de ce qui vous entoure Cette astuce est sans doute celle que j’ai le plus répétée au cours de ce livre. Mais si je l’ai fait c’est qu’il y a une raison : elle marche. Je vous encourage vivement à lire et à vous documenter énormément. Vos futures paroles sont partout, il suffit simplement d’être curieux et de se donner la peine de chercher pour les trouver. Saviez-vous par exemple que le mythique leader des Doors, Jim Morisson puisait son inspiration dans la poésie ? Que Robert Plant le chanteur de Led Zeppelin avait l’habitude de chercher ses idées dans les œuvres de science-fiction ? Ou encore qu’Eminem passait son temps à étudier le dictionnaire pour enrichir ses rimes ? Bien entendu, vous pouvez également puiser votre inspiration dans la musique ellemême et dans les paroles d’artistes reconnus pour leurs talents poétiques tels que Bob Dylan, Leonard Cohen, ou Serge Gainsbourg. Astuce : Pour encore plus d’efficacité, notez directement les phrases qui vous inspirent dans votre petit carnet (dont vous ne vous séparez plus désormais !). Constituez-vous une véritable collection et au moment d’écrire vos paroles, allez y piocher vos idées. Astuce n°2 : Adopter un autre point de vue Pour des paroles originales et pour vous permettre de traiter des sujets qui l’on déjà été des milliers de fois, une astuce simple consiste à changer le point de vue selon lequel vous racontez votre histoire. Il ne s’agit pas simplement de changer la Composer sa chanson de A à Z 139 personne à laquelle vous racontez l’histoire, mais de changer l’angle à travers lequel vous décrivez votre scène. Par exemple, si votre scène décrit une voiture qui s’avance seule dans la nuit, vous pouvez l’imaginer à travers les yeux du conducteur (que voitil, que ressent-il, à quoi pense-t-il etc…), mais aussi à travers les yeux d’un passant. Si vous faîtes preuve d’un peu plus d’imagination, vous pouvez même décrire la scène vue du ciel, ou de la perspective de la voiture elle-même ! Observez la scène d’un autre point de vue © MsAnthea Astuce n°3 : Faites appel aux 5 sens Il existe un principe redoutable dans l’art du storytelling (c’est-à-dire dans l’art de raconter des histoires) : si vous voulez impliquer totalement votre auditeur, faites appel à ses 5 sens. En utilisant ses 5 sens (la vue, l’ouïe, le toucher, le goût, et l’odorat) vous ne vous contenterez plus de lui décrire une scène, vous lui ferez vivre ! Regardez un peu la différence entre ces deux phrases : Phrase 1 : Un homme boit un cocktail au bord d’une plage. Phrase 2 : Un homme sirote un cocktail glacé à la framboise allongé sur son transat, les pieds plongés dans l’eau. En fermant les yeux, il peut même sentir le vent chaud caresser son visage et l’odeur d’iode qui flotte dans l’air. Vous voyez un peu la différence entre les deux ? Dans le premier cas, je me suis contenté de rester factuel, tandis que dans le deuxième cas, je suis sûr que vous avez Composer sa chanson de A à Z 140 pu vous faire une représentation précise de cet homme assis au bord de la plage (et qui a bien de la chance !). Astuce n°4 : Utiliser des figures de styles Connaissez-vous le proverbe « une image vaut mieux que 1000 mots » ? Eh bien en composition c’est strictement la même chose. Les figures de style comme la comparaison ou la métaphore vont vous aider à faire passer votre message tout en apportant de la couleur à votre texte. - L’image : Certains mots nourrissent l’imagination et incitent l’esprit à se représenter la scène. Ils sont donc particulièrement utiles pour décrire une situation. Si je vous dis par exemple, « une cascade de fraises », vous visualisez clairement les millions de fraises en train de déferler, alors que si je m’étais contenté de vous dire « beaucoup de fraises », la scène vous aurait paru beaucoup plus évasive. Usez de ces images à votre avantage. Elles vous permettront d’immerger totalement le public au sein de votre univers. Exemple : La chanson « Strawberry Fields Forever » des Beatles parlent de « marshmallow skies » (ciels en marshmallow) - La comparaison : La comparaison permet de rapprocher deux idées ou deux concepts partageant certains points de similitudes par l’intermédiaire de mots de liaisons (comme, tel que…). Elle s’avère utile pour illustrer certaines idées difficiles à définir autrement qu'au moyen du langage figuré. Exemple : « Like a Virgin » de Madonna - La métaphore : La métaphore est sans doute la figure de style la plus connue. Comme la comparaison, elle permet de rapprocher deux idées ou deux concepts. Cependant, la métaphore permet de rapprocher deux concepts a priori étrangers l’un à l’autre et ce, sans recourir aux outils de comparaison. La métaphore est donc particulièrement utile pour faire travailler l’imagination et donner une dimension poétique à un concept. Exemple: « La Femme Chocolat » d’Olivia Ruiz - La personnification / l’allégorie : La personnification consiste à attribuer des propriétés humaines à un objet ou une entité abstraite. Composer sa chanson de A à Z 141 Exemple: “They Call the Wind Mariah” de Sam Cooke Astuce n°5 : User de répétitions Tout comme pour la mélodie, la répétition est un procédé important de l’écriture de paroles. On la retrouve aussi beaucoup en poésie. La répétition va donner du rythme à votre texte et vous aider à vous adapter à la longueur de votre mélodie. Différents éléments de vos paroles peuvent être répétés : un mot (ex : Yeah, yeah, yeah ), une phrase, ou le titre de la chanson (ex : Hey Jude) La rime et autres procédés issus de la poésie La poésie et l’écriture de paroles ont toujours été deux disciplines étroitement liées. Dans les deux cas, le texte retranscrit la vision de l’auteur et a été écrit en respectant certains canons esthétiques. Ces deux domaines sont tellement proches, qu’il n’est pas rare de voir des poésies mises en musique ou des compositeurs qualifiés de « poètes ». La musique emprunte à la poésie et la poésie à la musique. Cette synergie, on la retrouve également dans l’utilisation fréquente de figures de style poétiques comme la rime ou l’allitération par les compositeurs. La rime Lorsqu’on pense aux paroles d’une chanson, on ne peut s’empêcher de penser aux rimes. Depuis notre tendre enfance, on a en effet été habitué à apprendre des comptines ou des chansons usant de rimes. Utiliser la rime possède de nombreux avantages : elle donne un côté recherché aux paroles, favorise leur mémorisation, et leur insuffle du rythme et de l’émotion. Cependant, son recours ne doit pas être systématique. Trop de personnes font en effet l’erreur de vouloir écrire systématiquement leurs paroles en rimes. Or, mieux vaut écrire des paroles sans rimes que des paroles comprenant des rimes médiocres. Car la rime engage une contrainte : celle de de trouver une sonorité similaire. Si cette contrainte est maîtrisée, il n’y a pas de problèmes. Mais si le mot contenant la rime est choisi à défaut, simplement pour respecter la contrainte de sonorité, alors les paroles perdront de leur profondeur et le texte ne deviendra qu’une caricature de poésie. Pour éviter ce problème, vous pouvez avoir recours au dictionnaire de Composer sa chanson de A à Z 142 rimes. Une autre technique consistera à écrire ses vers quatre à quatre et à respecter les schémas classiques de rimes : Le schéma monorime AAAA : Il y a la même rime à la fin de chacun des quatre vers Exemple: The Police, « Every Breath You Take » Every breath you take (A) Every move you make (A) Every bond you break (A) Every step you take (A) Le schéma rimes croisées ABAB : Les rimes s’alternent une à une Exemple: La fable « Le Corbeau et le Renard » de Jean de la Fontaine Maître Corbeau, sur un arbre perché, (A) Tenait en son bec un fromage. (B) Maître Renard, par l'odeur alléché, (A) Lui tint à peu près ce langage : (B) - Le schéma rimes suivies AABB : Les rimes se suivent deux à deux Exemple: Gainsbourg, « Ah Melody » Ah Melody (A) Tu m'en auras fait faire des conneries (A) Hue hue et ho(B) A dada sur mon dos (B) Le schéma rimes embrassées ABBA : Les deux rimes centrales sont entrelacées par deux autres rimes Exemple: Jacques Brel, « Amsterdam » Composer sa chanson de A à Z 143 Dans le port d´Amsterdam (A) Y a des marins qui chantent (B) Les rêves qui les hantent (B) Au large d´Amsterdam (A) Le schéma ABCB : Le premier et le troisième vers sont indépendants mais il y a une rime entre le deuxième et le quatrième vers. Exemple: « House of the Rising Sun » de The Animals Now the only thing a gambler needs (A) Is a suitcase and trunk (B) And the only time he's satisfied (C) Is when he's on a drunk (B) Autre astuce : Faites en sorte d’utiliser le même champ lexical pour les mots partageant la même rime. Pris séparément, ces mots doivent avoir une logique entre eux (d’où l’intérêt de recourir aux mots clés dans votre processus d’écriture). L’allitération Connaissez-vous la phrase « Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archisèches ? » Si c’est le cas, alors vous savez ce qu’est une allitération. Une allitération est une figure de style qui consiste à répéter un son identique. Ce son concerne souvent une consonne (dans notre exemple de l’archiduchesse, il s’agit du son « s »). L’allitération permet de donner du rythme à une phrase et de renforcer la portée de certains mots. Par exemple, dans la chanson « Bonnie and Clyde », Serge Gainsbourg à répéter le son « t » et « c » pour suggérer le bruit d’une arme automatique. « Dans les 3 jours, voilà le tac-tac-tac Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque » Composer sa chanson de A à Z 144 IV / Choisir un titre Le titre constitue la porte d’entrée de votre chanson. C’est ce que verront en premier lieu vos auditeurs. Grâce à lui, votre public va pouvoir commencer à se représenter votre chanson. Comme vous le savez, il est très important de faire une première bonne impression, c’est déterminant pour la suite. Vous devrez donc faire particulièrement attention au choix de votre titre. De même, puisqu’il existe des centaines de milliers de chansons - et donc des centaines de milliers de titres – vous devrez faire en sorte de choisir un titre qui retienne l’attention et qui soit facile à retenir. A quel moment choisir son titre ? Là encore il n’y a pas de réponse exacte à cette question. Toutes les approches sont bonnes du moment qu’elles fonctionnent et qu’elles vous correspondent. - Vous pouvez définir votre titre au tout début de votre chanson. Dans ce cas-là, il sera le point de départ de votre écriture et toutes vos paroles en découleront. Pour ce faire, reprenez les 5 étapes d’écriture décrites précédemment, et démarrez l’étape n°1 à partir de votre titre et non à partir d’un thème général. - Vous pouvez également trouver votre titre pendant que vous êtes en train d’écrire votre chanson. De nombreux artistes affirment que leurs titres se sont affirmés d’eux-mêmes au cours du processus de composition. - Enfin, vous pouvez choisir votre titre après avoir fini votre chanson. A ce moment, une bonne façon de faire consistera à reprendre un mot ou une phrase qui apparaît de façon récurrente dans vos paroles. Ainsi, vous serez non seulement sûr de résumer efficacement votre chanson, mais vous favoriserez en plus la mémorisation grâce à la répétition. Composer sa chanson de A à Z 145 Comment choisir son titre ? Tout d’abord, intéressons-nous à la forme du titre : la plupart des titres ne comptent que un à cinq mots. Votre titre doit en effet être assez court pour être facilement mémorisé. En ce qui concerne le fond, votre titre a pour but de résumer le message et l’esprit de votre chanson. En le lisant, votre public doit-être capable de deviner le sujet de votre chanson et ressentir l’émotion que vous essayez de passer à travers votre musique. Un bon titre, c’est un titre qui permet de résumer à lui seul le contenu de votre chanson. Enfin, un bon titre est tout simplement un titre qui vous inspire et qui vous touche personnellement. Rendre son titre mémorable Quelques petites astuces vont vous aider à créer des titres forts se retenant plus facilement: Évoquer des images Comme nous l’avons vu précédemment, les images aident votre imagination à se projeter et à matérialiser des idées. Associer un titre à une image constitue donc un excellent moyen de mémorisation. Exemples de titres imagés : « Allumer le feu » « Let it Bleed » Utiliser des mots d’actions Les mots d’actions possèdent l’avantage d’être visuels et énergiques. En plus de nous permettre de nous représenter l’action, il nous aide à la ressentir. Exemples: « Jump Around » « Jesus Walks » Interpeller En adressant directement votre chanson à quelqu’un ou quelque chose en particulier, vous projetez directement votre auditeur dans un cadre intime. Il peut également se reconnaître dans les paroles et s’identifier à votre chanson. Composer sa chanson de A à Z 146 Exemple : « Putain vous m’aurez plus » Éveiller la curiosité Lorsqu’ils sont lus, certains titres amènent le lecteur à se poser des questions. Par exemple, en lisant le titre de la chanson « Too Afraid to Love You » des Black Keys, on se demande irrémédiablement « Pourquoi ? ». Pourquoi a-t-il trop peur de l’aimer ? Que lui a-t-elle fait ? Va-t-il surmonter sa peur ? On est ensuite incité à écouter attentivement la chanson pour découvrir la réponse à nos questions. Enfin, n’oubliez jamais que le plus important dans un titre, c’est ce que vous en faites ! Un titre ne deviendra bon qu’à partir du moment où la chanson qu’il abrite est bonne. Exactement comme pour un roman : un livre ne trouvera jamais la gloire uniquement grâce à son titre, c’est le texte qu’il renferme qui permettra de le mettre en avant ! C’est la chanson qui fait le titre © Joost Nuijten Composer sa chanson de A à Z 147 A vous de jouer : Exercice 1: Prenez quelques minutes pour répondre aux questions suivantes : Qui êtes-vous ? Comment vous définissez vous ? Quelles sont vos valeurs ? Vos croyances les plus profondes ? Et au contraire quelles sont vos peurs ? Qu’attendezvous de la vie ? Quels sont vos rêves ? Quelles sont vos passions ? Dégager ce qui a de l’importance à vos yeux et servez-vous en pour en faire des thèmes de chansons. Exercice 2: Choisissez un thème et écrivez votre texte en vous aidant des 5 étapes du processus d’écriture de paroles. Exercice 3: Prenez un thème de votre choix et à partir de ce dernier, développez trois histoires différentes. La scène que vous décrivez doit être la même, mais le point de vue selon lequel vous décrivez cette scène doit être différent. Exercice 4: Décrivez brièvement une anecdote qui vous est arrivée récemment. Ça peut être quelque chose de totalement inhabituel (j’ai été pris dans un braquage), comme quelque chose de parfaitement courant (je me suis fait un super petit déjeuner). Restez factuel dans votre description. Ensuite, réécrivez une autre version de ce même événement mais en faisant appel cette fois-ci aux figures de styles et aux 5 sens. Utilisez des comparaisons, décrivez ce que vous avez ressenti. Exercice 5: Reprenez les paroles que vous avez écrit lors de l’exercice 2 et essayez d’y inclure des schémas de rimes. Exercice 6 : Analysez les titres des chansons d’un de vos artistes référents. A-t-il utilisé des images ? Des mots d’action ? Une interpellation direction ? Autre chose ? Composer sa chanson de A à Z 148 Chapitre 8 : Mettre en relation paroles et musique Dans ce chapitre vous allez apprendre : - Comment lier parfaitement vos paroles à votre musique ? - 2 techniques pour trouver une mélodie à partir de vos paroles - Comment écrire des paroles qui collent parfaitement à une mélodie déjà composée ? - Comment composer simultanément paroles et mélodie ? - Une petite technique pirate pour apporter de l’originalité à vos paroles Composer sa chanson de A à Z 149 Introduction Dans les parties précédentes, vous avez appris à composer de belles mélodies d’un côté, et de fortes paroles de l’autre. Cependant, il est impossible de dissocier ces deux éléments. L’un ne peut pas aller sans l’autre. Les paroles véhiculent en effet la mélodie, et la mélodie met en avant les paroles. En écrivant votre chanson, vous devrez donc composer votre mélodie en fonction de vos paroles, et vos paroles en fonction de votre mélodie. De plus, imaginons que vous ayez composé votre mélodie d’un côté et vos paroles de l’autre. Au moment de les confronter, si vous les gardez en l’état, il est très peu probable qu’ils coïncident parfaitement. C’est comme imaginer qu’il vous suffit de préparer un bon repas d’un côté et choisir au hasard une excellente bouteille de vin de l’autre pour que le mariage entre les deux soit réussi. Malheureusement ce n’est pas aussi facile : ce n’est pas parce qu’à titre individuel la bouteille de vin et le repas sont excellents, qu’ils seront parfaitement compatibles une fois dégustés ensemble. Pour y arriver, il vous faudra choisir votre bouteille de vin en fonction de votre repas ou inversement. Composer sa chanson de A à Z 150 © Claire Lafargue Comment faire pour créer une véritable synergie entre la mélodie et l’accompagnement ? Comment arriver à les sublimer mutuellement ? C’est ce que nous allons voir au sein de cette partie. Pour que tout le monde puisse y trouver son compte, nous verrons comment associer efficacement paroles et mélodie en fonction de différentes méthodes de compositions : Nous verrons d’abord comment composer une mélodie à partir de paroles Nous verrons ensuite comment écrire des paroles à partir d’une mélodie Et enfin, nous verrons comment appréhender l’écriture des paroles et de la mélodie simultanément Composer sa chanson de A à Z 151 I / Écrire une mélodie à partir de paroles Comment mettre un texte en musique ? C’est la principale difficulté rencontrée par les personnes commençant leur composition par l’écriture de paroles. Pour y arriver, une méthode simple consiste à se baser sur le chant qui existe naturellement dans notre façon de parler. 1) Le phrasé de voix La technique du phrasé de voix repose sur l’intonation naturelle de votre voix. Qu’est-ce que l’intonation naturelle de la voix ? C’est très simple. En fait, à chaque fois que vous parlez, vous créez une mélodie. Vous ne me croyez pas ? Alors tentez la petite expérience suivante : prononcez la phrase « Non, sérieusement ? » comme si vous veniez d’apprendre une mauvaise nouvelle. C’est fait ? Bien. Maintenant, prononcez cette même phrase « Non sérieusement » comme si vous tentiez de convaincre une personne qui ne vous croit pas. Vous voyez un peu la différence entre ces deux intonations ? Ça n’a rien à voir n’est-ce pas ? Cette différence vient du fait que la prononciation d’un mot change selon le message que l’on veut faire passer. Notre façon de parler n’est pas monotone : on modifie naturellement le rythme, le volume, et la hauteur de notre voix en fonction des émotions que l’on souhaite communiquer. Or, ces trois éléments (le volume, la hauteur, et le rythme) constituent les fondements d’une mélodie. La seule différence, c’est que ces trois éléments sont exagérés dans le cadre d’une mélodie musicale. Tout ce qu’il nous reste à faire pour créer une mélodie à partir de paroles, c’est donc d’apprendre à repérer les intonations naturelles de votre voix et de les exagérer. Prenez la première phrase de vos paroles et lisez-la. Exagérez au maximum la façon dont vous la prononcez. Tentez de faire passer le plus d’émotion possible en la lisant. Je vous conseille également de la prononcer très fort, ça vous aidera à mieux repérer les mouvements naturels de votre voix. Ensuite, prenez conscience de ces mouvements de voix et servez-vous en pour composer votre mélodie. Prenons un exemple : on va exagérer la prononciation de notre phrase précédente « Non, sérieusement ? ». On va la prononcer afin de faire passer l’interrogation, Composer sa chanson de A à Z 152 comme si nous venions d’apprendre que nous avons gagné au loto par exemple. Dans ce cas-là, on obtiendrait quelque chose comme : « Nooooon, SErieuseMENT ? On aurait allongé la durée du « Non » et on aurait appuyé la prononciation du début et de la fin du mot « sérieusement » pour accentuer l’effet de surprise. En suivant ces fluctuations, notre mélodie se traduirait par une note plus longue à la place du « Non » et des notes plus aiguës pour les syllabes « SE » et « MENT ». Voilà à quoi pourrait ressembler la mélodie associée à la phrase « Non sérieusement ? » Concernant les notes à utiliser, là c’est à vous de voir en fonction de votre inspiration ou de la tonalité de votre boucle d’accords. ;) Cette technique demande un peu de pratique mais vous verrez qu’à force, vous finirez par trouver naturellement des mélodies à partir de vos textes. Il vous suffira alors de vous répéter encore et encore une phrase dans votre tête pour que la mélodie vienne à vous naturellement. 2) Le tracé de mots clés Cette technique peut être utilisée indépendamment ou en complément de la précédente. Dans les chapitres précédents, je vous avais présenté la technique du tracé pour repérer les fluctuations de la mélodie. Or, puisque nous venons de voir que les paroles contenaient une mélodie naturelle, pourquoi ne pas utiliser la technique du tracé pour dégager cette mélodie ? L’idée est donc d’utiliser la technique du phrasé de voix et de s’appuyer sur une courbe pour mettre en évidence ces fluctuations. Composer sa chanson de A à Z 153 Exemple : Mais on ne va pas s’arrêter là : en plus des mouvements de la voix, on va s’aider des « mots clés » contenus dans nos paroles pour composer notre mélodie. Qu’est-ce que j’entends par mots clés ? Eh bien j’entends par là les mots les plus forts de vos paroles. Ce sont les mots les plus chargés en émotion, ceux qui sont destinés à toucher votre auditeur. En général, ils ne sont pas très difficiles à repérer. Par exemple, dans la phrase « Je ne peux pas vivre sans toi », les mots clés seront bien entendus « VIVRE » et « TOI » Pour chacun de ces mots, l’idée est d’utiliser une note plus aiguë pour en souligner l’intensité. Votre courbe se traduira donc par une montée à ces endroits. Pour déterminer le reste des fluctuations de la courbe, basez-vous sur la technique du phrasé décrite précédemment. Exemple : On accentue les mots clés avec des notes aigues Composer sa chanson de A à Z 154 II / Écrire des paroles à partir d’une mélodie Nous allons maintenant voir l’inverse de la situation précédente : vous avez votre mélodie (et peut-être même une petite suite d’accords qui va avec), et vous cherchez à y ajouter des paroles. Voilà comment faire pour y arriver : chantonnez votre mélodie encore et encore, puis commencez par remplacer progressivement les sons que vous émettez par des mots ou des syllabes. Les mots que vous employez doivent venir spontanément ; il ne faut en aucun cas chercher à leur donner du sens. En fait, il faut simplement que vous cherchiez à employer un mot qui puisse couvrir la sonorité de votre mélodie. Dans le jargon de la musique, on appelle ça « faire du yaourt » (je suis sûr que vous avez déjà entendu cette expression quelque part ;)). Exemple : Avant qu’elles ne prennent leur forme définitive, les paroles de la célébrissime chanson « Yesterday » des Beatles ressemblaient à ça : « Scrambled eggs, how baby how I love your eggs!” (Œufs brouillés, oh chérie qu’est-ce que j’aime tes œufs !) L’origine des paroles de Yesterday © Studio Rauzier Riviere Composer sa chanson de A à Z 155 Vous voyez bien que prise comme telle, cette phrase ne veut strictement rien dire. Par contre, si vous la chantez en respectant l’air de « Yesterday », les mots utilisés collent parfaitement à la mélodie. Et c’est ce que vous aussi, vous devez chercher à faire : utiliser des mots qui puissent parfaitement véhiculer la mélodie que vous chantez. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à remplacer ces mots provisoires par des phrases plus recherchées (issues par exemple de votre petit carnet ou écrites préalablement grâce au 5 étapes) pour avoir vos paroles. Faites juste attention à ce que vos nouvelles paroles véhiculent aussi bien votre mélodie que vos paroles provisoires (même rythme, même nombre de syllabes etc…) et le tour sera joué ! Pour donner un petit côté plus mystérieux ou « psychédélique » à vos paroles, gardez quelques « phrases yaourt » dans vos paroles définitives. C’est ce qui s’est passé dans la chanson « Hey Jude » des Beatles. Au départ, la phrase « The movement you need is on your shoulder » (le mouvement dont tu as besoin est sur ton épaule) n’était que provisoire, mais John Lennon insista tellement auprès de McCartney pour la garder, qu’elle fut finalement intégrée à la version définitive. Aujourd’hui, cette phrase est considérée comme l’un des vers les plus marquants de la chanson. Composer sa chanson de A à Z 156 III / Considérer l’écriture des paroles et de la mélodie simultanément Enfin, puisque paroles et mélodie sont indissociables, mieux vaut appréhender la composition de ces deux éléments simultanément. Comme vous le savez, il n’y a pas de règles en composition et l’inspiration peut surgir sous n’importe quelle forme. Parfois, une phrase que vous lirez vous inspirera des paroles, tandis que d’autres fois, c’est la pratique de votre instrument qui vous suggérera une mélodie intéressante. Tous les chemins mènent à une bonne composition (et à Rome aussi ;)). Il peut donc être intéressant de développer l’écriture de vos paroles et de votre mélodie en même temps. Comme ça, quel que soit l’élément qui vous inspirera sur le moment, il nourrira directement votre création. De plus, ce type d’approche vous permettra de vous affranchir des limites. Car si vous composez une partie en fonction de l’autre, vous serez irrémédiablement confronté à des limites : si vous commencez d’abord par écrire vos paroles, votre limite sera d’adapter votre musique à ces paroles. Tandis que si vous commencez par composer votre musique, votre limite sera de trouver des paroles qui puissent supporter les sonorités de votre mélodie. Or, en adoptant une approche parallèle, vous donnerez autant d’importance à une partie qu’à une autre, et il vous sera plus aisé de donner de l’harmonie à votre chanson. Au lieu d’avoir une partie malléable dans une main et une partie fixe dans l’autre, vous aurez entre les doigts deux parties malléables prêtes à être malaxées pour créer une œuvre parfaitement homogène. Concrètement comment adopter une approche de composition parallèle ? Eh bien il n’y a pas de méthode spécifique à proprement parlé, il vous faudra simplement appliquer simultanément toutes les techniques d’écritures de paroles et de mélodies que vous avez vues jusqu’à présent. Soyez « à l’écoute » de votre musique et laissezla vous guider. Si vous avez un bout de mélodie, fermez les yeux et demandez-vous quel sentiment ou quel mot cette mélodie vous évoque-t-elle. Si vous avez des mots, voyez quelle sonorité vous pouvez en tirer. Ensuite, essayez de combiner le tout et construisez votre chanson pas à pas. Surtout, n’hésitez pas à modifier constamment une partie en fonction de l’autre. Si vous avez trouvé un nouveau vers pour compléter votre phrase, allongez votre mélodie en conséquence. Si vous modifiez les notes de votre mélodie, adaptez les mots de votre phrase pour qu’ils puissent la véhiculer. Bref vous avez compris le principe : avancez progressivement, faites preuve de flexibilité, et soyez à l’écoute de votre chanson pour concilier au mieux vos paroles et votre mélodie. Composer sa chanson de A à Z 157 A vous de jouer : Exercice 1 : Choisissez les paroles d’une chanson d’un artiste que vous n’avez jamais écouté. La chanson doit exister, mais vous ne devez pas la connaître. A partir de ces paroles (vous pouvez très facilement retrouver les paroles de n’importe quelle chanson à partir d’une simple recherche sur internet) et grâce aux techniques du phrasé de voix et du tracé, composez en sa mélodie. Une fois que vous avez fini, allez écouter la chanson en question et comparez sa mélodie avec celle que vous venez de composer ! Exercice 2 : Isolez la mélodie d’une chanson de votre choix (vous pouvez retrouver sa mélodie en la cherchant à l’air à l’oreille ou en consultant sa partition/tablature sur internet) et définissez à partir de cette dernière de nouvelles paroles en partant du yaourt. Exercice 3 : Reprenez un bout de mélodie (+ son accompagnement) et quelques paroles que vous avez composés lors des exercices précédents. Développez-les et modifiez-les grâce à l’approche simultanée pour obtenir votre première composition ! Composer sa chanson de A à Z 158 Chapitre 9 : Pilier 4, le rythme Dans cette partie vous allez apprendre: A repérer le tempo de n’importe quelle chanson A choisir le bon tempo pour votre composition A définir la structure rythmique de votre composition A utiliser des rythmes efficaces pour votre mélodie et votre accompagnement Les 7 rythmiques de bases à la guitare Comment composer la partie « batterie » de votre morceau ? Composer sa chanson de A à Z 159 Introduction Dans la musique actuelle, le rythme est presque aussi important que la musique en elle-même. Certains chercheurs avancent même que l’origine du rythme est antérieure à celle de la musique. Le rythme correspond à la durée des notes. Il permet d’agencer la musique dans le temps en lui donnant une structure. Son rôle est essentiel au sein du morceau. En plus de permettre de lier les différents piliers, il occupe également de nombreuses fonctions : Il donne du relief au morceau : imaginez un peu une musique où tous les instruments reproduiraient à l’identique le même rythme jusqu’à la fin du morceau : la musique serait ennuyeuse à mourir ! Le rythme permet donc d’apporter des nuances et de donner vie au morceau. Il structure le morceau : au contraire, imaginez une musique où chaque instrument jouerait une même mélodie espacée et agencée selon l’envie de chacun : ce serait une véritable cacophonie ! Il permet donc d’apporter un équilibre et un sens à la musique. Composer sa chanson de A à Z 160 Il donne une identité au morceau : avez déjà rencontré un morceau de reggae avec un rythme effréné ? ;) Et enfin, le rythme procure des émotions et influe sur notre comportement : un rythme rapide va nous donner envie de bouger, de danser, de tout casser, tandis qu’un rythme plus lent aura tendance à nous apaiser et à nous calmer. Dans ce chapitre, nous verrons justement comment définir le rythme de votre morceau, et comment l’intégrer aux autres piliers afin de composer une chanson parfaitement homogène et cohérente. © Fiseha Hailemichae Composer sa chanson de A à Z 161 I / Le tempo Qu’est-ce que le tempo ? En musique, le tempo correspond à la vitesse du morceau. On va définir un battement, une pulsation, qui va servir de référence pour structurer le morceau. Par exemple, si vous suivez les mouvements d’une horloge et que vous tapez dans vos mains chaque seconde, vous allez définir un tempo. Vous aurez une vitesse de référence, et votre morceau devra suivre cette vitesse tout au long de sa durée. En musique classique, le tempo varie largement au sein d’un même morceau. Certains passages seront très rapides, tandis que d’autres qui suivront directement seront très lents. Mais en musique contemporaine, c’est une toute autre histoire : dans 99% des cas, le tempo reste fixe tout au long de la chanson. La chanson « Stairway to Heaven » de Led Zeppelin est une des rares à ne pas avoir de tempo fixe : elle accèlère au fur et à mesure © Dina Regine Vous devrez donc être particulièrement vigilant dans le choix de votre tempo : ce dernier déterminera en effet toute la vitesse de votre morceau. (Et comme vous le savez, un tempo donné va grandement influencer l’identité de la chanson !). Composer sa chanson de A à Z 162 Attention à ne pas confondre tempo et batterie ! Un jeu de batterie peut être complexe et changer tout au long du morceau, mais le tempo lui reste fixe. Par exemple, même si la batterie stop pendant un temps, le décompte du tempo lui, continue. Ainsi, si vous continuez à suivre votre tempo, vous verrez que la batterie reprendra pile sur le temps indiqué par le décompte du tempo. Comment repérer le tempo d’un morceau ? Avez-vous déjà remarqué que les musiciens tapaient du pied en jouant ? Ce geste n’est pas anodin : ils comptent en fait le tempo du morceau. Suivre le tempo d’une chanson n’est en soi pas très difficile, et je suis sûr qu’il vous est déjà arrivé de le faire. Lorsque vous secouez la tête d’avant en arrière en écoutant une chanson, vous suivez par exemple son tempo. Le tempo est mesuré en nombre de battements par minute (BPM pour les intimes). Comme son nom l’indique, il donne le nombre de « battements » (c’est-à-dire le nombre de fois où vous allez taper du pied ou secouer la tête) qu’il y aura en une minute de temps. Si une chanson est à 120 BPM, ça voudra donc dire que son tempo sera de 120 battements de pieds en une minute. (Facile hein ?). Pour vous éviter de secouer continuellement la tête (ou taper du pied), il existe un formidable instrument qui a été inventé pour suivre le tempo d’une chanson : le métronome. Ainsi, pour repérer à tempo donné, il vous suffira simplement d’ajuster les battements du métronome avec ceux de la musique. Lorsque ces pulsations seront synchronisées, regardez la valeur affichée sur l’écran de votre métronome : c’est votre tempo. Choisir le bon tempo pour votre composition Comment choisir le bon tempo pour votre chanson ? C’est très simple : tout dépendra du style musical que vous jouerez et surtout, de ce que vous voulez faire passer à travers votre composition. Si vous projetez d’écrire une chanson d’amour, un tempo lent sera en effet plus adapté, tandis que si votre but est de composer du gros métal, il sera préférable d’opter pour un tempo rapide. De façon générale, plus votre tempo sera élevé, et plus votre chanson sera énergique. Composer sa chanson de A à Z 163 Et pourquoi ça ne marche pas de faire des chansons d’amour avec des rythmes rapides et des chansons énervées avec des tempos lents ? Même si on est tenté de répondre à cette question par un simple « Bah parce que c’est logique ! », il existe en fait une raison physique derrière ce phénomène. Nous avons tous un métronome naturel au sein de notre corps. Ce métronome, c’est le cœur. Il exerce un battement régulier (enfin je l’espère pour vous, sinon vous feriez mieux de vous poser quelques questions^^) qui change en fonction de notre humeur et de notre condition physique. (Le nombre de battements augmente à cause du stress, de la colère ou de l’excitation, et il diminue lors des périodes de sommeil et de repos.) Ce battement régit donc nos émotions et inversement. Or, il existe un phénomène naturel appelé « synchronisation » qui consiste à ce que les battements du cœur calquent ceux d’une source extérieur environnante. Par exemple, si vous écoutez de la musique, votre rythme cardiaque va suivre les BPM de votre chanson. Ainsi, en écoutant une musique au tempo rapide, votre cœur va accélérer et vous commencerez à ressentir physiquement les émotions liées à une forte activité cardiaque. Voilà pourquoi vous aurez naturellement envie de bouger en écoutant un morceau particulièrement entrainant en discothèque. Cette minute de savoir vous a été présentée par le professeur Alex (en partenariat avec les éditions Atlas) Composer sa chanson de A à Z 164 II / La structure rythmique La mesure Comme nous venons de le voir, un morceau est régit par un tempo, c’est-à-dire par un nombre de battements réguliers lui permettant de définir sa vitesse. Or, le tempo n’est pas le seul élément permettant « d’encadrer » le morceau : la mesure y joue également un rôle important. Qu’est-ce qu’une mesure ? La mesure permet de structurer le morceau. Elle va le découper de façon égale afin de le rendre plus lisible. En fait, la mesure va permettre de répartir équitablement les pulsations tout au long du morceau. Un morceau sera donc divisé en plusieurs mesures, comprenant chacune un même nombre de battements. A partir de là, il existe différentes façons de structurer le morceau. N’avez-vous jamais entendu dire « c’est un morceau en 4 temps » ou encore « une valse c’est toujours en 3 temps » ? Ces temps désignent en fait le nombre de battements par mesure. Si vous voulez créer un morceau en 4 temps, il vous suffira donc de le structurer de façon à ce qu’une mesure renferme 4 battements. Morceau en 4 temps Composer sa chanson de A à Z 165 Morceau en 3 temps Morceau en 2 temps Quel type de structure utiliser pour ma composition ? Dans 95% des cas, les compositions actuelles sont basées sur une structure en 4 temps. Et pour le reste c’est généralement du 3 temps. Vous pouvez clairement entendre la différence entre ces deux structures au sein de la chanson « Lucy in the Skies with Diamonds » qui utilise du 3 temps pour les couplets et du 4 temps pour les refrains. La valeur des notes A l’intérieur de chaque mesure, vous allez trouver des notes de différentes valeurs. En effet, chaque note ne va pas durer strictement le même temps. Certaines dureront un temps (c’est-à-dire un battement), d’autres deux, tandis que d’autres ne s’étaleront que sur un demi temps. Et ce qui va donner naissance au rythme, c’est justement l’enchainement de ces différentes valeurs. Sur une partition la valeur des notes est représentée par leur forme. Voici les plus communes d’entre-elles : Composer sa chanson de A à Z 166 Il en est de même pour les silences qui eux, veut indiquer la durée d’interruption du son : A partir de là, on peut comprendre la façon dont est organisée une partition, chaque note ou chaque silence respectant le nombre de battements qui lui a été assigné. Il faut absolument veiller à respecter cette « distribution » tout au long du morceau afin de le rendre cohérent et structuré. = Composer sa chanson de A à Z 167 III / Trouver les rythmes La rythmique de la mélodie La rythmique de la mélodie est liée à la rythmique des paroles. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, le langage n’est pas monotone : on modifie naturellement notre façon de parler en fonction des émotions que l’on souhaite communiquer. Notre langage va donc induire naturellement une mélodie et sa rythmique. Pour trouver la rythmique de votre mélodie, il vous suffira donc d’utiliser la technique du « phrasé de voix » que nous avons vu précédemment. La rythmique de l’accompagnement Vous connaissez l’adage : une image vaut mieux qu’un long discours. Voici donc un tutoriel vidéo très complet réalisé par Steve Lessard vous présentant les 7 rythmiques d’accompagnements les plus populaires à la guitare. Cliquez ici pour visionner le tutoriel. Je n’ai franchement rien à ajouter par à son travail, ces rythmiques étant constamment utilisées dans le monde de la composition. Composer la partie « batterie » La composition des percussions est une science à part entière. C’est pour cette raison que je vous conseille de vous associer à des batteurs confirmés pour y arriver. Vous pouvez également consulter mon tutoriel « Composer la partie batterie d’un morceau » ou recourir à des boucles rythmiques. Grâce à « Universal Soundbank », vous pouvez télécharger gratuitement des boucles rythmiques triées par tempo et style de musique. Composer sa chanson de A à Z 168 A vous de jouer: Exercice 1: Choisissez une chanson de votre choix et essayez d’en déterminer le tempo. Pour ce faire, repérez un battement de grosse caisse puis comptez pendant une minute le nombre de pulsations dictées par la musique à partir de ce point. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous aider d’un métronome. Exercice 2: Choisissez des morceaux de différentes natures (chansons d’amour, chansons de contestations, chansons de différents styles musicaux) puis définissez le tempo de chacun d’entre eux. Repérez les spécificités de chaque type de tempo. Exercice 3 : Choisissez un morceau puis comptez jusqu’à 4 à partir d’un battement. (1/2/3/4 ; 1/2/3/4 ; 1/2/3/4…). Ce faisant, vous parviendrez à dégager sa structure rythmique. Composer sa chanson de A à Z 169 PARTIE 4 : Développer la chanson dans son intégralité Chapitre 10 : Structurer son morceau……………………………….170 Chapitre 11 : Composer sa chanson de bout en bout………..189 Composer sa chanson de A à Z 170 Chapitre 10 : Structurer son morceau Dans cette partie vous allez apprendre : Comment développer une idée musicale pour en faire un morceau entier ? Les différentes sections d’une chanson Quelles sont les différents types de structures les plus utilisées dans le monde de la composition ? Quelles sont les particularités de chacune de ces structures ? Comment structurer vos propres compositions ? Quelles sont les 3 manières de trouver un fil conducteur pour votre morceau ? Composer sa chanson de A à Z 171 Introduction Grâce aux 4 piliers, vous disposez maintenant de bases solides pour composer vos premières chansons. En arrivant à ce stade du livre (et si vous avez bien fait tous vos exercices ;)), vous devez être normalement capables d’écrire vos premières musiques. Vous devez commencer à vous faire plaisir, et à entrevoir les immenses possibilités qui s’offrent à vous. Rendez-vous compte ! Peut-être qu’en arrivant ici vous étiez incapables de produire la moindre musique, alors que maintenant, matérialiser vos idées en chansons est tout à fait dans vos cordes. C’est génial non ? Rien que pour ça, vous méritez que je fasse une pause dans mon récit pour vous féliciter : bravo !! Je suis fier de vous. :) A partir de maintenant, de nouvelles horizons s’offrent à vous © Chrystelle Mais on ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Il est maintenant temps de passer un nouveau palier et d’atteindre un tout autre niveau. Grâce aux sections précédentes, vous avez appris à composer individuellement chaque partie d’une chanson et à les assembler pour créer vos premières ébauches de morceau. Si je devais comparer votre progression à un cinéaste, je dirai que vous Composer sa chanson de A à Z 172 savez maintenant manier la caméra et que vous venez de commencer à réaliser vos premiers courts-métrages. Cependant, il vous reste encore une étape à franchir pour devenir un vrai Quentin Tarantino : vous devez apprendre à développer suffisamment vos idées pour en faire de véritables films. En musique, vous allez en effet être confrontés à cette même difficulté : vous devrez apprendre à développer un morceau entier à partir d’un simple bloc musical. Cette étape est cruciale et constitue l’une des principales difficultés de l’apprenti compositeur. « J’arrive à avoir des idées intéressantes et à composer des petits bouts de chansons sympas mais ensuite, c’est le trou noir. Je ne sais pas quoi en faire. Comment est-ce que je les fais évoluer en un morceau complet ? Car la majorité du temps, je n’arrive jamais à terminer mes morceaux. Ça me frustre et je finis par abandonner… » Comment faire face à ce problème ? Comment transformer vos courts-métrages en films complets ? Comment partir d’une simple idée musicale pour en faire un morceau entier ? C’est ce que nous allons voir dans les prochaines parties. Pour y arriver, vous devez tout d’abord apprendre à structurer votre morceau ; et c’est justement ce que nous allons aborder dans ce chapitre. Composer sa chanson de A à Z 173 I / La structure du morceau Qu’est-ce que la structure d’une chanson ? La structure d’une chanson correspond à son squelette. Ce sont les fondations sur lesquelles elle est bâtie et sur lesquelles elle se repose. Cette structure est indispensable car sans elle, la chanson n’aurait aucun sens ni aucune logique. Vous souvenez-vous de l’architecte Numérobis dans Astérix et Cléopâtre ? Toutes les maisons qu’il construisait étaient complètement détraquées. Leurs toits étaient montés à l’envers, les escaliers étaient inégaux, des portes s’ouvraient sur le vide… Voilà un parfait exemple de ce à quoi ressemblerait une maison construite sans soucis de structure. Difficile d’habiter dans de telles conditions n’est-ce pas ? Eh bien pour une chanson c’est exactement la même chose : elle doit être dotée d’une structure pour avoir du sens, sinon elle sera aussi logique qu’une maison dessinée par Numérobis. ;) Ne prenez pas exemple sur Numerobis © Caroline Bicocchi Composer sa chanson de A à Z 174 A quoi ça sert de structurer sa chanson ? Comme nous venons juste de le voir, la structure d’une chanson sert surtout à lui donner un sens. Mais son rôle ne s’arrête pas là, elle a aussi d’autres utilités Servir de fil conducteur au morceau Tout comme l’ingénieur se reposera sur ses plans pour construire une maison, le compositeur se servira de la structure du morceau pour l’aider à construire sa chanson. En effet, en l’état, une suite d’accords donnée peut prendre toutes les directions possibles et inimaginables. A ce stade de la composition, la chanson peut partir dans tous les sens et vos possibilités sont infinies. C’est comme si vous vous retrouviez au fond d’une grotte avec des milliers de portes s’étalant devant vous. Laquelle choisir ? Quel chemin emprunter ? La structure d’une chanson vous permet justement de choisir le bon chemin. Telle une petite lumière qui vous éclaire dans le noir, elle va vous aider à maintenir le cap et à trouver la bonne voie. En suivant une structure, vous pouvez être sûr de ne jamais vous perdre. Porter le message de la chanson De la même façon qu’un texte, une musique raconte une histoire et porte un message. Il y a donc une certaine structure à respecter afin que la musique puisse porter au mieux ce message. Prenons un petit exemple pour illustrer cette idée : si vous écrivez une histoire en ayant préalablement pris la peine de bien développer le caractère de votre personnage principal, alors le lecteur s’attachera à ce héros et se trouvera très affecté si par malheur une mésaventure venait à le toucher. Au contraire, si vous débutez votre texte par la description d’un désastre touchant directement votre personnage, alors le lecteur ne sera pas trop perturbé car vous ne lui aurait pas donné l’opportunité de s’y attacher. (Autrement dit, si on est autant chamboulé en apprenant que Dark Vador est le père de Luke, c’est parce que Georges Lucas a bien veillé à faire en sorte que l’on s’attache à son héros au préalable). Vous voyez donc bien que selon l’agencement et la façon de construire votre histoire, un même fait peut avoir des répercussions différentes. D’où l’importance en littérature comme en musique, de respecter une certaine structure. Structurer une chanson, c’est lui donner la chance d’être pertinente et de lui faire porter au mieux son message. Un refrain sera ainsi d’autant plus entraînant si vous le faîte arriver au moment opportun de votre chanson. Composer sa chanson de A à Z 175 Structurer ma chanson ne va-t-elle pas la formater ? Certaines personnes craignent de structurer leurs chansons de peur de les « formater ». Ils refusent que l’on puisse cataloguer leur musique et condamnent à ce titre toutes formes de structures. Pour eux, donner une structure à une chanson, c’est lui imposer des barrières. Cependant, cette croyance est fausse. Elle est aussi erronée que celle considérant à croire que le solfège est nuisible à la créativité. En effet, si on s’attarde sur la définition du mot « structure », on se rend compte que structurer veut dire « assembler selon un ordre logique ». Structurer, c’est donc donner du sens. Or, une chanson peut tout à fait avoir du sens sans pour autant être prévisible. Si on prend le mot « structure » dans son sens premier, toutes les chansons ont donc une structure puisqu’elles obéissent toutes à une certaine logique. (Une chanson n’est pas une suite de bruits empilés de façon aléatoires, il y a donc une logique derrière chaque chanson). La seule différence, c’est qu’il y aura des structures prédéfinies, et d’autres qui ne pourront jamais être cataloguées. Regardez les films pour vous en convaincre : derrière chaque film il y a une trame. Le réalisateur suit un fil d’Ariane pour mettre en scène son histoire. Malgré cela, est ce que la présence de cette trame vous permet de deviner à chaque fois le dénouement du film ? Autrement dit, est ce que le fait que le film soit construit avec logique vous permet de dire qu’il est prévisible ? Bien sûr que non. Eh bien pour une chanson c’est la même chose : la structurer ne va pas forcément dire la formater. Structurer une chanson, c’est simplement l’aider à avoir du sens pour favoriser sa compréhension. Composer sa chanson de A à Z 176 II / Les sections d’une chanson Une chanson est composée de plusieurs sections et c’est l’assemblage de ces différentes sections qui va permettre de créer la structure du morceau. - L’introduction: L’introduction va poser les bases et l’atmosphère de votre chanson. Elle a également pour but d’aiguiser la curiosité de l’auditeur pour lui donner envie de poursuivre son écoute. - Le couplet : Le couplet a pour rôle de poser le contexte de la chanson. Il révèle son cadre et son atmosphère. Une chanson est souvent composée de plusieurs couplets. Entre ces différents couplets, la mélodie et la suite d’accords restent très souvent la même, mais les paroles changent. - Le pré-refrain : Le pré-refrain est une partie optionnelle qui vient s’interposer après le couplet et avant le refrain. Comme son nom l’indique, il a pour but de préparer l’auditeur à l’arrivée du refrain. A ce titre, il est souvent composé d’une phase musicale dynamique faisant monter progressivement l’intensité de la chanson. - Le refrain: Parmi toutes les parties qui composent un morceau, le refrain constitue sans aucun doute la partie la plus importante. C’est le moment où la chanson atteint son apogée tant musicalement qu’émotionnellement. Il doit être assez percutant pour être facilement retenu par votre public et doit résumer à lui seul l’ensemble de votre chanson. En définitive, si votre auditeur ne devait retenir qu’une seule chose de votre morceau, cette chose devrait être son refrain. Composer sa chanson de A à Z 177 - Le Pont: Partie optionnelle et souvent située en fin du morceau, le pont est une section caractéristique car elle correspond à un changement, à une rupture, par rapport au reste de la chanson. Ainsi, les accords et la mélodie qui le composent sont différents de ceux du reste du morceau. Le pont permet d’offrir une bouffée d’air frais à l’auditeur afin de relancer son attention et le préparer au mieux au grand final de la chanson. - L’Outro: Strict opposé de l’intro, l’outro va vous permettre de conclure la chanson en beauté. Il peut s’agir d’une baisse de volume progressive, d’une répétition du refrain, ou encore d’une section nouvelle amenant la conclusion progressive du morceau. Maintenant que vous connaissez les différentes sections d’une chanson, il ne nous reste plus qu’à savoir les agencer pour structurer votre morceau. Composer sa chanson de A à Z 178 III / Les différents types de structure Tout d’abord, sachez qu’il n’y a pas de structures fixes ni de règles absolues en musique. Vous êtes le cinéaste. Vous êtes donc libres de raconter l’histoire que vous voulez, et de la façon dont vous le voulez. Dans cette partie, je vais seulement me contenter de vous présenter des structures ayant fait leurs preuves dans le monde musical et qui sont particulièrement utilisées. En d’autres termes, ce que je vous présente, ce sont des techniques de mises en scène efficaces et approuvées. Cependant, je ne vous obligerai jamais à tourner vos films uniquement à l’aide de ces techniques. Libre à vous ensuite de vous en inspirer, et de vous en affranchir pour raconter vos histoires à votre manière. Note: Vous verrez que j’ai illustré les structures présentées à l’aide de schémas. Cependant, ces schémas ne résument pas à eux seuls les structures ; ils sont justes là à titres indicatifs. Par exemple, dans la partie « enchaînements de couplets » le schéma illustre une chanson de type AABA. Cependant, cette structure n’est pas la seule possible pour la forme « enchaînements de couplets ». Votre chanson aurait très bien pu être de la forme «ABAB « ou encore « AABABA ». 1) Le couplet unique C’est la forme de chanson la plus simple. Elle consiste à composer un unique couplet et à le répéter tout au long de la chanson. Cette structure est particulièrement utilisée par les chanteurs de chansons folk tels que Bob Dylan, Joni Mitchell ou encore Joan Baez. En effet, la forme du couplet unique est parfaitement adaptée aux chansons portées sur le texte ; chaque couplet représentant une avancée dans l’histoire et marquant un rebondissement. En dehors du texte, il n’existe que très peu de variations du couplet tout au long de la Composer sa chanson de A à Z 179 chanson. Seule une petite une section musicale peut venir s’intercaler entre les différents couplets pour redynamiser la chanson. Exemples: « All along the Watchtower » de Bob Dylan, “Born in the USA” de Bruce Springsteen 2) L'enchaînement de couplets Cette forme est assez similaire à la précédente sauf qu’il y a maintenant deux couplets différents qui s’enchaînent. Elle permet d’ajouter plus de diversité musicale au morceau grâce à la présence du deuxième couplet (même si musicalement, les deux couplets restent relativement proches). La forme la plus connue de l’enchaînement de couplets est la forme « AABA ». Comme son nom l’indique, cette structure consiste à enchaîner deux couplets - un couplet A et un couplet B - selon l’ordre établi : deux fois le couplet A, une fois le couplet B, puis une dernière fois le couplet A. Exemple: « Yesterday » des Beatles 3) La forme standard Dans la forme standard, les deux couplets sont suivis d’une troisième partie dotée d’une nouvelle mélodie et d’un nouvel accompagnement. Cette section n’est pas vraiment un refrain puisqu’elle n’a pas vocation à constituer le point culminant de la chanson, ni un autre couplet car elle marque un changement musical important par rapport à ce que proposait la chanson jusqu’à alors. Cette partie se rapproche donc d’avantage d’un pont, même si elle n’en est pas un. Composer sa chanson de A à Z 180 La forme standard est encore utilisée aujourd’hui dans de très nombreux styles musicaux tels que le jazz, le gospel, ou la pop. Elle est très intéressante car le changement induit par la partie « contraste » permet d’apporter de la « fraîcheur » au morceau. Ce changement permet aussi d’impliquer émotionnellement l’auditeur. En effet, les deux premiers couplets vont instaurer le climat de base de la chanson. Ils vont transporter l’auditeur vers un univers confortable et familier. Or, en créant une partie en opposition avec ce climat, l’auditeur va être interpellé. Mais par la suite, en retrouvant un univers familier grâce au premier couplet, il va de nouveau se sentir apaisé et heureux. C’est le même principe que celui de l’ascenseur émotionnel. Cette structure de chanson est donc particulièrement adapter pour raconter des histoires avec rebondissements ou pour faire vivre des aventures à votre public. Exemples : « Hey Jude » et « Something » des Beatles 4) La forme couplets / refrain Cette structure est sans aucun doute celle qui est la plus utilisée aujourd’hui. Que ce soit dans le rock, la pop, le rap, la country, le gospel, elle est omniprésente. Elle consiste à alterner couplets et refrain tout au long de la chanson. Ou encore : Contrairement aux couplets, le refrain reste le même tout au long de la chanson, sauf peut-être à la fin ou il peut être allongé ou amplifié pour terminer la chanson en apothéose. Le refrain doit contenir l’essence du message de la chanson et doit-être en tout point supérieur aux couplets (supérieur en émotion, en intensité, et en engagement). Rendez-vous à la page x pour voir comment composer un refrain efficace. Exemple: « Helpless » de Neil Young Composer sa chanson de A à Z 181 5) Couplets / Pré-refrain / Refrain Le pré-refrain permet de préparer efficacement l’arrivée du refrain. Musicalement, il se situe donc entre les couplets et le refrain. Il doit être plus intense qu’un couplet, mais moins efficace qu’un refrain. Le pré-refrain est optionnel, vous pouvez donc très bien vous en passer. Alors quand faut-il utiliser un pré-refrain et quand faut-il s’en priver ? C’est à vous de voir. Faites en fonction de votre chanson et de ce que vous avez composé. Demandez-vous simplement si votre refrain n’aurait pas plus d’impact s’il était précédé d’un prérefrain, ou si vos couplets suffisent en eux-mêmes pour préparer l’arrivée du refrain. Exemples: “Don’t Look Back in Anger” d’Oasis , “Lucy in the Sky with Diamonds” des Beatles 6) Couplets / Refrain / Pont Le pont est une section tout à fait à part dans la chanson. Il est de moins en moins utilisé aujourd’hui mais son effet n’en demeure pas moins très intéressant. Le pont marque en effet une rupture par rapport au reste de la chanson. Les progressions d’accords changent, tout comme la mélodie et les paroles. Il est généralement situé en fin de chanson. Pour que vous vous fassiez une idée précise de ce qu’est un pont, je vous conseille d’écouter la chanson « Apocalypse Dreams » du groupe Tame Impala. Écoutez attentivement à 2’59’’, vous voyez un peu la rupture ? Pour autant, le pont s’intègre logiquement avec le reste de la chanson, et c’est ce qui en fait sa particularité. Exemple: « Fix You » de Coldplay Composer sa chanson de A à Z 182 7) Les structures complexes Par structures complexes, j’entends les chansons qui intègrent à leur sauce l’ensemble des éléments que nous avons vus précédemment. Ces chansons comprennent des pré-refrains, des refrains, et même des ponts. Tout y passe ! Puisqu’il n’y a pas vraiment de règles en musique, il vous suffit en effet de piocher les pièces du puzzle que vous voulez pour constituer votre œuvre d’art. Faites preuves de créativité, vous pouvez même commencer votre chanson par son refrain si ça vous chante ! Voyons ensemble un exemple de structure complexe en guise de révision finale. Ça vous aidera à repérer les différentes sections d’une chanson et leurs spécificités : 38 Special – Hold on Loosely Couplet 1 You see it all around you Good lovin' gone bad And usually it's too late when you Realize what you had Pré-refrain And my mind goes back to a girl I left Long years ago who told me Refrain Just hold on loosely But don't let go If you cling too tightly You're gonna lose control Your baby needs someone to believe in And a whole lot of space to breathe in Couplet 2 It's so damn easy When your feelings are such To overprotect her Composer sa chanson de A à Z 183 To love her too much Pré-refrain And my mind goes back to a girl I left Long years ago who told me Refrain Just hold on loosely But don't let go If you cling too tightly You're gonna lose control Your baby needs someone to believe in And a whole lot of space to breathe in Pont Don't let her slip away Sentimental fool Don't let your heart get in the way Yeah, yeah, yeah Couplet 1 You see it all around you Good lovin' gone bad And usually it's too late when you Realize what you had Refrain So hold on loosely But don't let go If you cling too tightly You're gonna lose control Your baby needs someone to believe in And a whole lot of space to breathe in Refrain (légèrement modifié) So hold on loosely But don't let go Composer sa chanson de A à Z 184 If you cling too tightly You're gonna lose it You're gonna lose control Solo Yeah, yeah, yeah, yeah Refrain So hold on loosely But don't let go If you cling too tightly You're gonna lose control Refrain Hold on loosely But don't let go If you cling too tightly to her You're gonna lose control, yeah, yeah, yeah Outro Composer sa chanson de A à Z 185 IV / Comment structurer son morceau ? Nous venons de voir les structures de morceaux les plus répandues. Mais quelles sont celles qu’il faut choisir ? Comment savoir celle qui sera la plus adaptée à votre morceau ? Faut-il la définir à l’avance, ou au contraire la construire au fur et à mesure du morceau ? Se baser sur les spécificités propres à chaque structure Tout d’abord, il faut que vous preniez conscience que chaque type de structure possède ses propres spécificités. Tout comme vous devez choisir votre méthode de composition en fonction de vos préférences, vous devez choisir la structure de votre morceau en fonction de votre musique. A ce titre, il n’y a pas de structures meilleures que d’autres. La meilleure structure, ce sera tout simplement celle qui conviendra le mieux pour votre chanson. Définissez les objectifs de votre chanson et choisissez votre structure en conséquence. Vous voulez mettre l’accent sur le texte ? Dans ce cas, une structure de type « enchaînement de couplets » sera plus adaptée. Vous avez plusieurs idées musicales distinctes pour une même chanson ? Alors optez pour une structure intégrant un pont. Le bloc musical que vous venez de composer est particulièrement accrocheur ? Dans ce cas, il fera un bon refrain et vous feriez mieux de choisir une structure de type « couplets / refrain. Pour chaque idée musicale, il existe une structure musicale adaptée. Sachez simplement définir ce que vous voulez exprimer à travers votre chanson pour trouver cette structure. Trouver le fil conducteur de sa composition Ok Mais admettons que j’opte pour une structure couplets / refrain ; comment déterminer le moment où je devrai utiliser un couplet et celui ou j’utiliserai un refrain ? Autrement dit, comment trouver le fil conducteur de mon morceau ? Composer sa chanson de A à Z 186 Il existe plusieurs façons de trouver le fil conducteur de son morceau. Plus précisément, il en existe trois et vous êtes libre de choisir celle que voulez. Comme souvent depuis le début de ce livre, je vous conseille d’essayer chacune de ces approches pour déterminer celle qui vous conviendra le mieux. Méthode n°1 : la classique La première approche consiste à choisir votre structure avant de commencer l’écriture de votre chanson. Cette dernière doit être construit à partir, et autour de cette structure. Vous dessinez le squelette à l’avance, puis vous le compléter. Exactement comme l’architecte dessine les plans de sa maison avant de la faire construire. Beaucoup de compositeurs procèdent de cette façon, ça leur permet d’avoir un regard clair sur l’avancement de leur composition ainsi qu’une ligne directrice forte. Méthode n°2 : l’hybride La seconde possibilité consiste à adopter une démarche hybride. Dégagez une première idée de structure en fonction de vos idées musicales et de ce que vous avez déjà composé, puis suivez cette structure pour composer le reste de votre chanson. Cependant, n’hésitez pas à modifier votre structure au besoin. Par exemple, si en cours de composition vous vous rendez-compte que vos idées vous mènent vers une autre direction, n’hésitez pas à adapter votre structure de base en conséquence. L’idée est d’adopter une ligne directrice assez rigide pour vous donner une direction, mais de laisser place à une certaine souplesse pour laisser vos idées s’exprimer. Méthode n°3 : la créative Enfin, la troisième approche consiste à se fier uniquement à votre musique. Soyez à l’écoute de votre morceau et laissezle décider seul de la direction qu’il doit prendre. Concentrezvous ce que vous jouez, et laissez la musique vous guider. Par exemple, si en jouant vous remarquez que votre suite d’accords arpégée évolue vers une suite d’accords simples et plaquées, vous êtes sûrement en train de passer d’un Composer sa chanson de A à Z 187 couplet vers un refrain (voir page 191 pour voir la façon dont évolue une suite d’accords au cours du morceau). Vous pouvez également vous aider de vos paroles pour structurer votre morceau. Ce dernier est en effet similaire à une histoire. Imaginez donc le développement de cette histoire pour trouver l’évolution de votre morceau. Par exemple, la description d’une nouvelle situation pourra correspondre à un nouveau couplet, tandis qu’un rebondissement soudain pourra être apparenté à un pont. Quentin Tarantino avait l’habitude de s’inspirer des structures de chansons pour développer ses scénarios. Faites donc comme lui mais en sens inverse : inspirez-vous de votre scénario (votre histoire, vos paroles) pour trouver le développement de votre chanson. « Ok, je vois la structure ! » © Loren Javier Composer sa chanson de A à Z 188 A vous de jouer : Exercice 1: La meilleure façon de savoir comment structurer une chanson reste encore d’analyser les structures des plus grands succès ! Choisissez donc 5 chansons parmi celles de vos artistes référents et dégager leur structure. Basez-vous sur les descriptions des composantes et des exemples que nous avons vus pour y arriver. Exercice 2: Choisissez deux chansons parmi les cinq analysées précédemment et posez-vous les questions suivantes : Qu’est ce qui permet de séparer une section d’une autre ? Quel est l’élément déclencheur ? Ou se situe la différence ? Comment se traduit-elle ? Par un changement d’accords ? De mélodie ? Comment évoluent les paroles en fonction des différentes sections ? Notez sur une feuille l’ensemble de vos observations et utilisez-les pour nourrir vos compositions. Exercice 3: Cherchez un exemple de chanson pour chacune des structures abordées dans ce chapitre. Exercice 4: Cherchez une chanson à la structure inhabituelle qui ne rentre dans aucune des catégories décrites ci-dessus. Comment est-elle structurée ? Qu’est ce qui en fait sa spécificité ? Comment pouvez-vous mettre à profit cette structure originale pour vos propres compositions ? Exercice 5: Reprenez une de vos compositions précédentes (un bloc musical constitué d’une suite d’accords, d’une mélodie, et de paroles) et essayez de la développer en lui donnant une structure. Pour cela, basez-vous sur les 3 méthodes de développement du morceau (la classique, l’hybride, et la créative). Exercice 6: Choisissez votre film préféré et notez les différentes étapes de sa trame narrative (ex : présentation des personnages, péripéties, rebondissement, affrontement final etc…) Essayez de rapprocher chacune de ces étapes d’une composante musicale et traduisez les pour obtenir la structure musicale de votre film. Inspirez-vous ensuite de cette structure et de ce que vous évoque le film pour écrire une chanson. Composer sa chanson de A à Z 189 Chapitre 11 : Composer sa chanson de bout en bout Dans cette partie vous allez apprendre : A compléter votre bloc musical pour en faire une chanson complète Comment faire évoluer vos accords tout au long de la chanson ? Quelles sont les particularités des accords du couplet, du refrain, du pont, et du pré-refrain ? Quelles sont leurs points communs ? Quels sont leurs différences ? Comment réussir leurs transitions ? Comment trouver la bonne mélodie pour chaque section de votre chanson ? Quelles sont les différences capitales entre les mélodies du refrain et celles du couplet ? Quelles sont les caractéristiques des mélodies du pré-refrain et du pont ? Comment composer une mélodie accrocheuse pour son refrain ? Comment faire évoluer ses paroles en fonction de la structure du morceau ? Comment s’aider de la structure du morceau pour véhiculer au mieux le message de la chanson ? Comment réussir des transitions fluides entre les différentes sections de votre chanson ? Composer sa chanson de A à Z 190 Introduction Faisons un petit bilan de ce que nous avons appris jusqu’à maintenant : grâce à la première partie, vous savez comment être dans le bon état d’esprit pour composer et comment provoquer l’inspiration. Grâce à la seconde partie, vous avez appris à démarrer votre composition et à mettre un premier pas à l’étrier. Grâce à la troisième partie, vous avez appris à composer les 4 piliers d’une chanson afin d’obtenir vos premiers « blocs musicaux ». Et maintenant, grâce à la quatrième partie, vous allez apprendre à développer ces blocs musicaux afin d’en faire des chansons complètes. Dans le chapitre précèdent, nous avons vu les différents moyens de structurer un morceau et de trouver son fil conducteur. A l’heure actuelle, vous avez donc entre les mains des blocs musicaux ainsi que le squelette de votre chanson complète. Pour finir votre composition, il ne vous reste donc plus qu’à suivre votre plan afin de composer les « parties manquantes » de votre morceau. Autrement dit, vous avez le croquis de votre toile et il ne vous reste plus qu’à lui apporter de la couleur. Dans ce chapitre, nous allons justement apprendre à mettre de la couleur. Nous verrons comment évoluent chacun des 4 piliers d’une chanson en fonction des différentes sections qui la compose. Par exemple, nous verrons comment évolue une même suite d’accords tout au long du morceau. Nous verrons comment la modifier, et quelles sont les spécificités à prendre en compte en fonction des différentes sections du morceau. (Par exemple, y a-t-il des différences entre les suites d’accords d’un couplet et celle d’un refrain ?). Enfin, nous verrons comment assurer des transitions fluides entre les différentes parties de votre morceau afin de le rendre parfaitement homogène. Composer sa chanson de A à Z 191 I / Evolution de l’accompagnement tout au long de la chanson Dans les chansons modernes, il est courant que la suite d’accords évolue tout au long du morceau. Le morceau est en effet composé de plusieurs parties distinctes, et chacune de ces parties possède ses propres spécificités. En composition, il est donc normal d’adapter sa suite d’accords pour qu’elle réponde à ces différentes spécificités. Au sein de cette partie, nous verrons comment évoluent les suites d’accords pour chacune des sections du morceau. 1) Le couplet Les caractéristiques des accords du couplet Même si la majorité des chansons actuelles ne puisent leurs accords qu’au sein d’une même gamme, les suites d’accords du couplet peuvent provenir de plusieurs tonalités. Le couplet présente en effet le contexte de la chanson, les suites d’accords qui le composent peuvent donc être plus complexes et plus recherchées que celles des autres parties de la chanson. Écrire les accords du couplet Toutes les techniques vues au sein du chapitre consacré à l’accompagnement peuvent être utilisées pour composer les suites d’accords du couplet. Mais puisque ces suites sont généralement plus complexes que les autres, je vous conseille d’utiliser davantage les techniques vues au sein de la section « utiliser des accords d’autres tonalités ». 2) Le refrain Les caractéristiques des accords du refrain Le but premier d’un refrain est de retenir l'attention et d’être riche en intensité. Faites donc en sorte d’utiliser des suites d’accords simples et épurées pour votre refrain. Car qui dit « simplicité » dit « efficacité » et « mémorable ». Composer sa chanson de A à Z 192 Écrire les accords du refrain Les suites d’accords de votre refrain doivent être simples. Pour ce faire, utilisez des suites d’accords provenant d’une seule et même tonalité. Pour plus d’efficacité, je vous conseille également d’utiliser beaucoup d’accords du premier degré. Ces accords donnent en effet leur nom à la tonalité, ils permettent donc de marquer davantage la présence et l’impact de la tonalité. Il est également préférable d’utiliser des accords non renversés, c’est-à-dire à leur état fondamental. Enfin, utilisez des suites d’accords plutôt courtes afin de favoriser la mémorisation de votre refrain. Réussir la transition couplet / refrain Beaucoup de personnes me demandent comment réussir des transitions fluides entre les différentes sections de la chanson. Et comment par exemple, passer facilement d’un couplet à un refrain. Car il est vrai qu’en écoutant les chansons des plus grands, il est très difficile de percevoir leurs transitions. Leur musique semble couler de source. Pour apporter à votre chanson autant de fluidité, vos transitions doivent provenir des éléments les plus profonds de votre chanson ; autrement dit de leurs accords. Réussir vos transitions d’accords, c’est donc garantir à votre chanson une grande fluidité. Technique n°1 : l’accord pivot Une bonne technique de transition consiste à préparer l’arrivée du refrain grâce au dernier accord de votre couplet. Cet accord constitue en effet votre accord de passage, il doit donc être commun aux deux sections pour préparer l’oreille de votre auditeur. Si votre couplet et votre refrain utilisent des accords issus de gammes différentes, utilisez donc un accord commun à ces deux gammes pour votre accord pivot. De même, si votre couplet est constitué de beaucoup d’accords mineurs et par opposition votre refrain d’accords majeurs, utilisez un accord majeur en tant que dernier accord de couplet pour préparer la venue des accords majeurs. Bref, ici l’idée est d’utiliser les points communs de vos deux suites d’accords, puis de les mettre au profit de votre accord pivot pour réussir votre transition. Composer sa chanson de A à Z 193 Technique n°2 : la substitution d’accords Il y a encore plus fort que la technique précédente. En effet, tout à l’heure on se contentait simplement de trouver un moyen de faire transiter deux suites d’accords distinctes. Mais cette fois ci, on va composer nos suites d’accords l’une en fonction de l’autre pour réussir à créer une transition parfaite. Pour ce faire, nous allons utiliser la technique de la substitution. Cette technique fait appel à la notion de gammes relatives que nous avons vu précédemment. Elle consiste à composer les accords d’une section (par exemple ceux du refrain) en utilisant les accords relatifs de l’autre section (ceux du couplet). Puisque deux accords relatifs sont par définition très proches, ils pourront donc transiter très facilement. Exemple : Notre couplet est composé de la suite d’accords Do Majeur, Fa Majeur, Sol Majeur, Do Majeur. On va utiliser les accords relatifs de ces accords pour composer la suite du refrain. Notre refrain sera donc composé de la suite d’accords Lam / Rém / Mim / Lam, ce qui donnera lieu à une transition parfaite. Autre exemple: Le refrain est composé des accords La Mineur, Sol Majeur, Do Majeur, Ré Mineur. En utilisant les accords relatifs de ces accords, on aura alors la suite Do Majeur, Mi Mineur, La Mineur, Fa Majeur pour notre couplet. Composer sa chanson de A à Z 194 Note: Vous n’êtes pas obligés de transformer systématiquement tous les accords. Parfois, vous pouvez inclure uniquement un ou deux accords relatifs et compléter votre suite par les accords de votre choix. 3) Le pré-refrain Les caractéristiques des accords du pré-refrain Le pré-refrain est une section musicale assez courte qui constitue en soi une transition entre le couplet et le refrain. Si vous n’êtes pas satisfait de votre transition couplet / refrain, une bonne alternative consiste donc à intégrer un pré-refrain à votre chanson. Puisqu’il doit préparer l’arrivée du refrain, le pré-refrain doit insuffler de l’énergie à votre chanson. La suite d’accords qui le compose doit donc être construite de façon à communiquer cette énergie. Écrire les accords du pré-refrain et réussir la transition avec le refrain Vous devez penser votre suite d’accords en fonction de celle du refrain. Pour cela, organisez votre suite d’accords de manière à ce que le dernier accord de votre prérefrain corresponde au premier accord du refrain. Exemple: Dans la partie consacrée à l’accompagnement, nous avons vu beaucoup de combinaisons d’accords. Reprenez une de ces combinaisons pour composer votre pré-refrain mais faites en sorte que le dernier accord de cette combinaison soit le premier accord de votre refrain. Composer sa chanson de A à Z 195 4) Le pont Les caractéristiques des accords du pont Le pont est une partie tout à fait optionnelle, mais si vous avez envie de vous éloigner de l’idée de base de votre chanson et lui apporter de la diversité, il peut être intéressant d’en intégrer un. Puisque le but du pont est d’apporter de la nouveauté et d’explorer de nouveaux horizons musicaux, les accords qui le composent doivent être absolument différents de ceux du reste de la chanson. Je dirai même qu’ils doivent être en totale opposition avec les accords de bases. Retenez bien : lorsque vous composez un pont, vous devez toujours penser en termes de « rupture » et de « contraste ». Écrire les accords du pont Pour apporter de la diversité, il peut être intéressant d’utiliser une suite d’accords de la tonalité inverse de celle du refrain et des couplets. Par exemple, si la majorité de vos accords du couplet et du refrain sont majeurs, utilisez des accords mineurs pour votre pont. Inversement, s’ils sont mineurs, utilisez des accords majeurs pour accentuer encore plus le contraste. Exemple: Accords du refrain Do Majeur Fa Majeur Sol Majeur Do Majeur Accords du pont Ré Mineur La Mineur Mi Mineur Ré Mineur La rupture peut également être amenée par des suites d’accords « fragiles ». Qu’estce que j’entends par « fragiles » ? Eh bien j’entends par là des suites d’accords qui n’utilisent pas d’accords du premier degré. En effet, l’accord du premier degré donne son nom à la tonalité du morceau. Il a donc une sonorité familière et donne l’impression d’être « chez soi ». (Par opposition aux suites d’accords fragiles, on qualifie les suites utilisant des accords du premier degré de « fortes »). Or, puisque le but d’un pont est de dépayser, on va à tout prix éviter d’utiliser des accords faisant ressentir une sensation de familiarité. On va donc utiliser des suites d’accords « fragiles » n’utilisant pas d’accords du premier degré. Composer sa chanson de A à Z 196 Exemple: La suite d’accords « La Mineur, Mi Mineur, Si mineur, Do Majeur appartenant à la tonalité de Sol majeur est une suite d’accords fragiles car elle n’utilise pas d’accords du premier degré. Enfin, le dernier moyen de construire la suite d’accords d’un pont consiste à utiliser des accords de tonalités différentes. Plus vous irez piocher d’accords de tonalités différentes, et plus vous apporterez de la « couleur » et de la diversité à votre pont. Réussir la transition du pont Certes le pont doit amener une rupture, mais cette rupture doit tout de même respecter la sonorité générale de la chanson. Explorer de nouveaux horizons ne veut pas forcément dire passer du coq à l’âne ! Vous allez donc devoir particulièrement soigner vos transitions pour réussir à apporter de la diversité, tout en conservant une certaine logique pour assurer la cohésion d’ensemble du morceau Amener le pont Tout à l’heure, nous avons vu qu’il valait mieux marquer l’opposition dans le pont en utilisant des accords de tonalités inverses (utiliser des accords mineurs si les autres accords sont majeurs et inversement). Mais plutôt que d’utiliser n’importe quel accord, on peut utiliser les accords de la tonalité principale du refrain pour préparer l’auditeur à la venue du pont. Exemple: Notre refrain est composé des accords « Mib Majeur, Lab Majeur, Sib Majeur, Mib Majeur » et on cherche à réussir à créer une bonne transition vers notre pont. Tous ces accords proviennent de la tonalité « Mib Majeur ». Composer sa chanson de A à Z 197 Pour préparer la venue de notre pont, nous allons certes utiliser des accords aux tonalités inverses (ici des accords mineurs car les accords majeurs sont majoritaires dans le refrain), mais nous allons piocher ces accords parmi la gamme de Mi bémol Majeur qui est la tonalité principale du refrain. Nous pouvons ainsi choisir les accords « Fa Mineur, Sol Mineur, et Do Mineur » pour notre pont. On utilise ces accords en début de pont pour effectuer la transition en douceur. Libre à vous ensuite d’utiliser les accords de votre choix pour compléter le pont. Note: Vous remarquerez que ce pont n’utilise aucun accord du premier degré pour respecter le principe de suites d’accords fragiles. Réussir la transition entre le pont et la section suivante du morceau Pour réussir la transition du pont vers la partie suivante de la chanson (généralement le refrain), il existe une astuce toute simple : prendre un accord de degré IV ou V comme dernier accord du pont. Pourquoi ces deux degrés en particulier ? Parce que l’enchaînement vers un accord de degré IV ou V donnera à l’oreille une sensation « d’inachevé ». La sonorité sera en suspension et l’oreille sera en attente d’un autre accord pour achever la phrase et pour être « reposée». Pour bien comprendre cette sensation d’inachevé, je vous invite à chanter la chanson « Au Claire de la Lune ». Cependant, au lieu de chanter toute la phrase, arrêtez-vous au « Lu » du mot « lune ». Vous voyez ? S’arrêter à ce moment précis de la phrase n’est pas naturel. L’oreille attend une autre sonorité pour être satisfaite. Alors pourquoi vouloir créer une sensation d’inachevé pour le pont ? C’est très simple : le pont représente un Composer sa chanson de A à Z 198 voyage. Vous vous êtes baladés à droite et à gauche pendant toute la durée du pont. Mais maintenant, vous en avez assez et vous voulez rentrer à la maison. Or votre maison, c’est le refrain. Ce dernier utilise en effet pleins d’accords du premier degré qui renforce l’impression de familiarité. Finir le pont sur une sensation d’inachevé vous permettra donc d’amener au mieux votre refrain qui conclura votre phrase musicale de façon concluante. Exemple: Si on reprend notre pont précédent, on sait qu'il va finir par un accord de degré IV. Ce quatrième degré lui donne une sensation d’inachevé et permet de préparer au mieux l’arrivée du refrain qui va conclure la phrase musicale grâce à un accord de degré I. Composer sa chanson de A à Z 199 II / Evolution de la mélodie tout au long du morceau En général, la mélodie suit naturellement l’évolution des accords de la chanson. Vous aurez donc moins à vous préoccuper des spécificités de chaque section. Néanmoins, il existe tout de même quelques grands principes qui méritent d’être soulignés. 1) La mélodie du couplet Les caractéristiques La mélodie du couplet doit mettre votre public en appétit. Elle doit en délivrer assez pour lui donner envie de poursuivre son écoute, tout en conservant assez de mystère pour le reste de la chanson. Car si vous utilisez immédiatement toutes vos cartouches, vous ne pourrez plus toucher le cœur de votre public pour la grande bataille finale : celle du refrain. Votre refrain est en effet la partie centrale de votre morceau, il doit accaparer sur lui toute l’attention de votre public. Mais cela n’empêche pas la mélodie du couplet d’avoir plusieurs rôles majeurs à jouer : non seulement elle doit préparer l’arrivée du refrain, mais en plus elle doit présenter l’atmosphère du morceau. Composer la mélodie du couplet Nous venons de voir que les objectifs d’une mélodie de couplet étaient de présenter l’atmosphère du morceau et de préparer l’arrivée du refrain. Deux techniques vont nous aider à atteindre ces objectifs : la technique de la phrase musicale courte et la technique de la dominante. Technique n°1 : La phrase musicale courte Pour laisser l’ambiance du morceau s’installer, une bonne technique consiste à utiliser des phrases musicales courtes. Ces phrases vont en effet laisser plus de place à la section musicale du morceau. Or, puisque la musique véhicule plus d’émotion que la parole, il sera ainsi plus aisé pour votre auditeur de se plonger dans l’univers du morceau. Exemple: « No Cars Go » d’Arcade Fire. Les phrases musicales du couplet sont courtes et espacées de nombreux interludes musicaux. Composer sa chanson de A à Z 200 Technique n°2: la dominante Il existe une caractéristique commune aux couplets qui préparent efficacement l’arrivée de leur refrain. En entendant les mélodies qui les composent, on a l’impression qu’elles posent une question. Elles créent un sentiment de tension et mettent la phrase musicale en suspension. Cette sensation d’inachevé permet alors d’insuffler de l’énergie à la chanson, ce qui est un excellent moyen de préparer l’arrivée du refrain. Les grands compositeurs arrivent à créer ce genre de mélodies instinctivement, mais heureusement, il existe une petite astuce qui va vous aider à atteindre cet effet à tous les coups. Cette astuce est assez similaire à celle que l’on a vue pour la transition du pont : elle consiste à terminer la mélodie du couplet par une dominante (c’est-à-dire une note de degré V). Exemple: Vous avez écrit une petite mélodie pour votre couplet. Après une petite analyse rapide, on se rend compte que la tonalité de cette mélodie est Fa Majeur. On prend donc la gamme de Fa Majeur et on va y piocher le cinquième degré (la dominante) On s’arrange pour que notre mélodie finisse par cette note, et le tour est joué. Composer sa chanson de A à Z 201 2) La mélodie du refrain Les caractéristiques C’est le cœur de toute votre chanson. La mélodie du refrain est souvent celle qui vient spontanément au moment de chanter. Si je vous écris par exemple « Allumer le feu » je suis sûr que c’est l’air du refrain qui vous vient spontanément en tête (Allumeeeeeeeeeeeeeer Le FEU !!) plutôt que celui du couplet (à moins que vous ne soyez un méga fan de Johnny et que vous connaissez toutes ses chansons sur le bout des doigts^^). La mélodie du refrain correspond au summum de votre chanson, ce qui implique qu’elle doit être puissante, mémorable, et chargée en émotion. Composer la mélodie du refrain Il existe quelques astuces simples à mettre œuvre pour assurer à la mélodie du refrain un maximum d’efficacité : Astuce n°1 : Utiliser les fondamentales d’accords La technique de la fondamentale d’accords que nous avons vue au sein du chapitre consacré à la mélodie doit être absolument utilisée pendant le refrain. L’utilisation de la fondamentale va en effet apporter cette sensation caractéristique de « repos » qui permettra d’amener une réponse à la « tension » générée pendant le couplet et/ou pendant le pré-refrain. Astuce n°2 : Tenir les notes Pour donner plus de puissance à votre refrain, faites durer les notes de votre mélodie. C’est automatique : des notes plus longues vont donner davantage d’émotion à votre mélodie, et donc de puissance à votre refrain. Qui plus est, puisque les notes sont longues, votre mélodie sera plus épurée et donc plus facile à retenir. Astuce n°3 : Choisir des notes plus aiguës Utiliser des notes plus aiguës pour votre refrain va naturellement contribuer à lui apporter de l’énergie. Simple et efficace ! Composer sa chanson de A à Z 202 Bilan: Les différences majeures entre la mélodie du couplet et celle du refrain Pour vous aider à vous y retrouver parmi tous ces conseils, voici un petit tableau récapitulatif qui vous présente les différences majeures entre mélodie du couplet et mélodie du refrain. Encore une fois, toutes ces différences sont basées sur de simples observations. Utilisez les comme une source d’aide, mais ne les considérez jamais comme des vérités absolues. La preuve : de très nombreuses chansons sont devenues des hits internationaux alors que la mélodie de leur couplet et de leur refrain étaient strictement les mêmes ! Mélodie du couplet Mélodie du refrain Pose une question Répond à la question Finit sur un degré V pour créer une tension (question) Commence et finit sur un degré I pour relâcher la tension (réponse) Évite les fondamentales d’accords Utilise les fondamentales d’accords Tonalité ni trop grave, ni trop aiguë Tonalité de la mélodie plus aiguë que celle du couplet pour apporter de l’énergie à la chanson Mélodie diversifiée Mélodie simple avec beaucoup de répétitions Phrases musicales rapides et espacées Phrases musicales composées de notes longues et tenues 3) La mélodie du pré-refrain La mélodie du pré-refrain doit participer à l’élaboration du sentiment de « montée en puissance » caractéristique de cette section. Voici deux moyens d’y arriver : - Utiliser une série de phrases musicales courtes et répétitives : La répétition va participer à créer le sentiment de tension. Vous pouvez entendre cet effet dans la chanson « What Hurts The Most » de Rascal Flatts. Composer sa chanson de A à Z 203 - Utiliser une mélodie ascendante : Vous vous rappelez de l’importance que revêt la forme de la mélodie ? Eh bien ici c’est exactement ce dont il s’agit : Écrire une mélodie à la forme généralement ascendante va vous aider à créer naturellement de l’énergie tout au long de votre pré-refrain. 4) La mélodie du pont Que dire sur la mélodie du pont ? Hum, en voilà une question difficile. Puisque le pont est une section totalement à part dans la chanson, la mélodie connaît en effet moins de spécificités que dans les autres sections. Appréhendez simplement la mélodie du pont comme une nouvelle mélodie. Profitez-en pour apporter de nouvelles idées et exprimer quelque chose de nouveau. Essayez également d’apporter du contraste par rapport au reste de votre chanson. Par exemple, si votre refrain est composé de notes longues et tenues, essayez d’écrire une mélodie rapide et nerveuse pour votre pont. Pensez en termes d’opposition, ça peut vous aider à obtenir de nouvelles idées. Note: Parfois le pont peut parfaitement se passer d’une mélodie. Une version instrumentale peut suffire pour exprimer la nouvelle idée musicale. Exemple: « Breaking the Girl » des Red Hot Chili Peppers Composer sa chanson de A à Z 204 III / Evolution des paroles au cours du morceau Tout comme vous devez écrire vos paroles en fonction de votre mélodie, vous devez absolument prendre en compte la structure de votre morceau au moment de poser vos premiers mots sur le papier. Car de la même manière qu’un livre ou qu’un film, une chanson raconte une histoire. Pour réussir à faire progresser votre intrigue de façon logique, vous devrez donc vous aider de la structure du morceau. A chaque section du morceau correspondra une nouvelle avancée dans l’histoire. Dans cette partie, nous verrons justement comment doit progresser l’histoire en tenant compte des spécificités de chaque section. 1) L’opposition couplet / refrain Les paroles du couplet et du refrain ont deux rôles bien distincts : Les paroles du couplet sont factuelles : Elles permettent de planter le décor de la chanson et de décrire ce qui s’y passe. Elles servent généralement à décrire des personnages, des décors, et des situations. Quoi qu’il en soit, elles doivent rester neutres et objectives. Les paroles du refrain suscitent des émotions : Elles doivent retranscrire ce que vous ressentez et sont la conséquence des faits relatés dans le couplet. Elles résument le message de la chanson et doivent être riches en images pour interpeller votre public. Vous pouvez noter cette distinction dans de nombreuses chansons. On la retrouve par exemple très bien dans la chanson «La Vie en Rose » d’Édith Piaf. Composer sa chanson de A à Z 205 Cette différence au niveau des paroles du couplet et du refrain est fondamentale. Vous devez absolument en tenir compte au moment d’écrire vos paroles. Ah bon ? Et en quoi est-ce si important ? C’est très important car ça va vous aider à donner plus d’impact à vos paroles. En commençant vos paroles par des descriptions, vous allez en effet aider votre auditeur à plonger dans l’ambiance de votre chanson. Il sera donc plus à même de comprendre vos émotions évoquées dans le refrain. Tandis que si vous commencez par exprimer directement vos émotions, vous ne lui donnerez pas la chance de comprendre la cause de votre désarroi. Votre message ne rencontrera donc pas forcément l’écho qu’il mérite. Illustrons ce principe grâce à la chanson « Creep » de Radiohead. Imaginons que « Creep » commence directement par son refrain : Mais je suis un minable, je suis un raté Qu'est-ce que je fais ici ? Je n'appartiens pas à ce monde En entendant ces paroles dès le début de chanson, l’auditeur se demanderait sûrement: «Houla mais c’est quoi ce vieux dépressif ? ». Mais si on reprend le cours Composer sa chanson de A à Z 206 normal de la chanson, on voit que Thom Yorke commence d’abord par dire pourquoi il se sent aussi minable. Thom Yorke: Quand tu étais là, avant Je ne pouvais pas te regarder dans les yeux Tu es comme un ange Ta peau me fait pleurer Tu flottes comme une plume Dans un monde merveilleux Je souhaiterais être spécial Putain tu es si spéciale L’auditeur comprend alors qu’il traverse un chagrin d’amour. Il peut alors établir le contexte de l’histoire et s’identifier plus facilement aux propos du chanteur. Auditeur: Thom Yorke : Auditeur : Ah, il est en train de vivre un chagrin d’amour. Je connais ça, ça m’est déjà arrivé aussi. Mais je suis un minable, je suis un raté Qu'est-ce que je fais ici ? Je n'appartiens pas à ce monde Je te comprends totalement vieux ! Je me sentais aussi comme ça quand mon ex m’a largué. Accroche-toi mec ! Bon je dois avouer que cette mise en scène est « légèrement » exagérée, mais au moins vous voyez bien le principe. ;) En implantant le contexte de l’histoire, votre public peut s’identifier à ce que vous racontez et vos paroles rencontrent alors plus d’écho ! Composer sa chanson de A à Z 207 2) Les paroles du pré-refrain Les paroles du pré-refrain permettent de faire le lien entre celles du couplet et celles du refrain. Les deux sections ayant des objectifs différents, il peut être parfois difficile pour vos auditeurs de passer directement de l’une à l’autre. Alors comment réussir à estomper cette différence et comment ne pas perdre votre public en cours de route ? C’est très simple. Nous allons utiliser pour cela des « phrases en suspension ». Les phrases en suspension sont des phrases inachevées qui appellent une réponse ou qui suscitent une interrogation. En fait, on fait ici exactement la même chose que ce que l’on faisait précédemment au niveau musical : on crée une tension qui appelle à être résolue dans la section suivante du morceau. Exemples de phrases en suspensions: Ce que j’aimerai comprendre c’est… Je voudrai savoir si… Et à ce moment-là… Vous pouvez retrouver cette technique dans la chanson « Wonderwall » d’Oasis. La dernière phrase utilisée dans le pré-refrain intrigue l’auditeur et la réponse ne lui est apportée que dans le refrain. Bien sûr, ceci est une idée comme une autre. Tous vos pré-refrains ne doivent pas obligatoirement être constitués de phrases en suspension ! Essayez simplement de profiter de cette section pour faire le lien entre vos paroles du couplet et du refrain. Composer sa chanson de A à Z 208 3) Les paroles du pont Les paroles du pont permettent d’intensifier votre histoire. Elles apportent des précisions à ce qui a déjà été dit. Elles peuvent par exemple servir à ajouter une dose d’émotion à votre refrain, ou compléter les descriptions de vos couplets. Attention toutefois: même si vos paroles ont pour rôle d’apporter des précisions, elles ne doivent pas se contenter de reformuler ce qui a déjà été dit pour autant. Elles doivent apporter du nouveau. N’oubliez pas que le but d’un pont est d’apporter de la nouveauté à votre morceau. Nous avons vu que cette nouveauté se traduisait en termes d’accompagnement et de mélodie, il doit donc en être de même au niveau des paroles. Un bon moyen de préciser votre histoire tout en lui apportant de la nouveauté consiste à raconter une scène sous un autre angle. Par exemple, essayez de décrire une situation du point de vue d’un autre personnage. Ou alors, si vous avez raconté votre histoire à la 3ème personne jusqu’à maintenant, vous pouvez également exprimer directement votre opinion au sein du pont. Et concernant le ton à employer qu’en est-il ? Les paroles doivent-elles être de l’ordre factuel ou émotionnel ? Les deux ! Les paroles du pont jonglent habilement entre ces deux discours. Le mieux étant d’établir une situation dans une phrase, et de décrire sa répercussion émotionnelle dans l’autre. Cette alternance entre description et émotion est un bon moyen de confronter le message du couplet et du refrain, et ainsi intensifier l’intensité générale de la chanson. Important L’évolution de vos paroles entre vos différentes sections doit-être faite de façon subtile. Certes il y a des différences entre chaque section, mais ces différences j’ai fait exprès de les grossir dans mes descriptions pour que vous puissiez bien comprendre le rôle de chacune d’entre elles. Qu’importe les règles ou les caractéristiques, ce qui compte, c’est que vos paroles s’enchaînent naturellement et que votre histoire ait un sens. Finalement, tout n’est affaire d’équilibre, de cohésion, et de feeling ! Composer sa chanson de A à Z 209 IV / Evolution de la rythmique au cours du morceau Bonne nouvelle ! Nous n’avons pas besoin de décortiquer l’évolution de la rythmique en fonction des différentes sections du morceau. Contrairement aux autres piliers, la rythmique est en effet induite naturellement par les autres composantes du morceau. Elle va prendre naissance à partir du moment où vous aurez défini votre mélodie ou votre suite d’accords. Il vous suffit donc de composer normalement votre morceau pour que votre rythmique suive naturellement. Composer sa chanson de A à Z 210 A vous de jouer: Exercice 1 : Trouvez les accords relatifs de la suite « La Mineur, Fa Majeur, Sol Majeur, La mineur » Exercice 2 : Prenez la chanson de votre choix et identifiez sa structure. Relevez ensuite l’ensemble des notes qui composent sa mélodie. Analyser ensuite l’évolution de cette mélodie en fonction des différentes sections de la chanson. Y a-t-il des différences notables ? Comment évolue la mélodie du refrain par rapport à celle des couplets ? Exercice 3 : Prenez des paroles que vous avez écrites lors des exercices précédents. Modifiez ces paroles en fonction de la structure de votre morceau. Veillez particulièrement à ajouter une dimension émotionnelle forte aux paroles qui composent votre refrain. Exercice 4 : Prenez un bloc musical que vous avez composé lors des sections précédentes. En fonction de la structure que vous lui avez défini, compléter le pour en faire une chanson complète. Aidez-vous de l’ensemble des caractéristiques couvertes dans ce chapitre pour y arriver. Une fois que vous aurez fini ce travail, vous aurez entre les mains une composition totalement achevée ! Composer sa chanson de A à Z 211 PARTIE 5 : Être unique Chapitre 12 : Rendre ses compositions inoubliables…………212 Composer sa chanson de A à Z 212 Chapitre 12 : Rendre ses compositions inoubliables Dans cette partie vous allez apprendre : A vous démarquer du lot et rendre vos compositions uniques 4 techniques pour que votre chanson « scotche » vos auditeurs dès les premières secondes 4 façons de donner de l’énergie à vos compositions Comment transmettre de l’émotion grâce à votre musique A créer votre propre identité musicale Composer sa chanson de A à Z 213 Introduction Faites une pause dans votre lecture et allez jeter un œil sur votre disque dur. Combien de chansons et d’albums possédez-vous ? Combien d’heures de musiques (obtenues de façon tout à fait légale, je n’en doute pas une seule seconde ;)) y avezvous entassé ? Aujourd’hui, que ce soit à cause de l’explosion d’internet, de la diffusion plus rapide de l’information, ou des nouveaux moyens de communications, il ne fait aucun doute que la musique est devenue de plus en plus accessible. Tous les jours, de nouveaux groupes émergent, de nouvelles chansons sont composées, et de nouvelles personnes tentent leur chance dans l’aventure musicale. Grâce à cette situation, nous avons la chance incroyable de pouvoir profiter d’un panel musical toujours plus large. Mais de l’autre côté, cet accès facile et toujours plus conséquent à la musique engendre un travers terrible pour les compositeurs : il leur devient de plus en plus difficile de faire connaître leur musique. Comment diable réussir à attirer l’attention sur une chanson alors que des millions d’autres existent déjà ? Comment se défaire de cette jungle musicale pour pouvoir exposer son travail au grand jour ? Et plus simplement, comment donner à sa musique une chance d’exister ? Pour remédier à ce problème, le premier réflexe adopté par la majorité des compositeurs consiste à jouer sur la promotion. Ces derniers mettent en effet à profit l’ensemble des supports de communication dont ils disposent pour pouvoir diffuser leur musique au plus grand nombre. Néanmoins, cette solution ne va pas régler le problème dans sa totalité. Car pour qu’une chanson puisse retenir l’attention, il faut avant tout qu’elle se démarque par sa qualité. Appelez-moi idéaliste si vous le voulez, mais je reste convaincu que la démarcation d’un artiste passe avant tout par la qualité de son travail. Si une chanson arrive à toucher les cœurs et susciter des émotions, alors il n’y a aucune raison qu’elle reste dans l’anonymat. Certes le travail de communication est important, mais il ne doit pas être privilégié au détriment de la qualité. Dans ce chapitre, nous n’allons donc pas aborder les moyens de promouvoir votre musique (ça fera l’objet d’autres articles ou pourquoi pas d’un autre bouquin !) ; nous allons plutôt nous concentrer sur la façon de rendre votre chanson inoubliable par sa qualité. Composer sa chanson de A à Z 214 I / Attirer l’attention de ses auditeurs Il y a des chansons comme ça, on a beau les avoir écouté plus de mille fois, on ne s’en lasse jamais. Leur CD a beau avoir tourné des heures et des heures dans le tournedisque, on éprouve toujours le même sentiment de satisfaction au moment de les entendre. Elles possèdent ce « petit truc », ce charme inexplicable qui fait qu’elles sont indémodables. Elles ont un étrange pouvoir qui leur permet d’happer littéralement l’attention de leur public. Par je ne sais quelle magie, elles arrivent à nous envouter, à nous marquer de leur emprunte, et à rester dans nos esprits. Quelle est l’origine de cette mystérieuse force ? Qu’est-ce que ces chansons ont de plus que les autres ? Et comment peuvent-elles à ce point marquer les esprits ? Bien entendu, il n’existe aucune formule magique permettant d’expliquer ce phénomène (sinon, vous vous doutez bien que je l’aurai gardé pour moi :p). Cependant, il existe tout de même quelques astuces très simples qui vous aideront à rendre vos chansons plus « accrocheuses » et plus envoutantes. 1) Les « hooks » Le hook est une technique de composition très efficace. Elle contribue grandement à rendre une chanson inoubliable. Littéralement « hook » veut dire hameçon. Utiliser un hook dans une chanson consiste donc à utiliser un élément qui puisse accrocher l’attention de votre public. Exactement comme vous utilisez un appât pour attirer le poisson à vous lorsque vous pêcher, vous allez utiliser un « appât » musical pour attirer l’attention de vos auditeurs vers votre chanson. © Muriel. M Concrètement qu’est-ce qu’un hook ? Il s’agit généralement d’un fragment musical court, répétitif, et particulièrement efficace. Le hook est la partie mémorable de votre morceau. C’est la portion de chanson qui va rester en tête après l’écoute. Par exemple, c’est le « Heeeeeey Sexy Lady ! » de Gangnam Style (désolé d’avoir pris cet exemple mais au moins, tout le monde connaît :)). Composer sa chanson de A à Z 215 Il existe de très nombreuses façons de créer un hook car il en existe de plusieurs sortes : Le hook mélodique: Le hook mélodique est sans doute le plus efficace de tous. Il consiste à créer un fragment mélodique particulièrement court et intense. Les 4 premières notes de la 5ème symphonie de Beethoven (le « TA TA TA TAAAAAM » au violon) constituent un parfait exemple de hook mélodique. A l’instant même où l’on entend ces notes, elles restent gravées en tête. Pour composer un hook mélodique, prenez une partie de votre mélodie de refrain (par exemple ses 3 premières notes) et répétez-les à intervalle régulier durant votre morceau. Le hook musical: Ce type de hook prend racine dans l’instrumentation du morceau. Il correspond par exemple à un riff de guitare particulièrement accrocheur (« Smoke on the Water » de Deep Purple), ou à une ligne de basse très entrainante (« Seven Nation Army » des Whites Stripes). Pour être efficace, un hook musical doit être le cœur du morceau. La chanson doit être composée à partir, et autour de cet élément. Si on reprend Seven Nation Army, on voit par exemple que le motif est répété tout au long du morceau et qu’il n’y a que l’instrumentation autour qui évolue. Le hook lyrique: Le hook lyrique consiste à créer une accroche à partir des paroles du morceau. Il y a un moyen très simple de le créer : répéter le titre tout au long de la chanson. Non seulement ça va favoriser sa mémorisation, mais en plus ça va insuffler à votre morceau une rythmique entrainante. Ce procédé est d’ailleurs abondamment utilisé en poésie, les poètes n’hésitant pas à commencer chacun de leurs vers par une référence au titre. Dans le poème « Bluebird » de Charles Bukowski, on voit par exemple que chaque strophe commence par la même phrase : Composer sa chanson de A à Z 216 Je n’ai pas pu résister de vous mettre le poème en entier. Magnifique n’est-ce pas ? En composition, libre à vous d’utiliser ce même procédé. Vous pouvez par exemple mentionner votre titre à chaque fin de couplet comme dans la chanson «The Times They Are A-Changin » de Bob Dylan, au sein du refrain comme dans « Californication » des Red Hot Chili Peppers, ou un peu partout comme le font les Beatles dans leur chanson « Let it Be ». (Le titre y est répété pas moins de 42 fois !). Le hook rythmique: Aujourd’hui, la rythmique d’une chanson peut avoir autant d’importance (si ce n’est plus), que la musique elle-même. Un simple rythme peut suffire à donner envie de danser et à mettre tous les sens du corps en alerte. Prenez la chanson « We Will Rock You » de Queen. N’éprouvez-vous pas un frisson en entendant l’immense « POUM POUM TCHAC ! » du début ? Si vous trouvez un rythme entrainant pour votre morceau, n’hésitez donc pas à le répéter en boucle pour en faire un hook rythmique. Composer sa chanson de A à Z 217 Les hooks sont un excellent moyen d’impliquer votre auditeur, mais comme toutes choses, il ne sert à rien d’en abuser. En effet, trop de hooks peuvent rendre votre morceau trop confus et contribuer à le déstructurer. Utilisez les donc avec parcimonie et uniquement si vous le juger nécessaire. Car les hooks sont au morceau ce que les piments sont au plat : utilisés judicieusement ils peuvent contribuer à le relever, mais à forte dose, ils ne feront que le gâcher ! 2) Les motifs Les motifs sont très semblables aux hooks. Comme ces derniers, ils consistent à répéter un certain fragment du morceau pour accrocher l’attention de l’auditeur. Mais contrairement aux hooks, on ne peut pas les identifier clairement; ils agissent dans l’ombre du morceau. Je m’explique : lorsqu’on entend un hook, on peut facilement le pointer du doigt et l’isoler du reste du morceau. On peut dire : « Voilà le riff, voilà la ligne de basse, voilà le titre etc… ». Mais les motifs eux, agissent de façon plus subtile : ils se cachent derrière un fragment musical. Vous vous souvenez par exemple de la technique consistant à répéter une structure rythmique pour créer une mélodie mémorable ? Eh bien vous avez là un parfait exemple de motif : il y a répétition d’un élément, mais cet élément ne peut pas être directement perçu par l’oreille. L’oreille sans qu’il y a une familiarité quelque part, mais cette dernière n’apparaît pas au premier plan. Ce qui est répété, c’est en fait la structure rythmique de la mélodie, et non la mélodie en elle-même. Le recours aux motifs est très apprécié en composition car ces derniers permettent de créer une sensation de familiarité et de structurer le morceau. Ils agissent en fait Composer sa chanson de A à Z 218 comme une image subliminale : le cerveau les perçoit, mais de manière inconsciente, ce qui permet de décupler leur effet. Exemples de motif: Dans la chanson « You Shook Me » de Led Zeppelin, le motif correspond à la reprise de la ligne de guitare par le chant. Pour « Superstition » de Stevie Wonder, le motif est rythmique. Le rythme du clavier et repris pour la mélodie de la trompette. Enfin, dans la chanson « Yesterday », le motif correspond aux intervalles de la mélodie qui sont répétés tout au long de la phrase musicale. 3) L’énergie Je suppose que vous avez déjà dû avoir des cours particulièrement soporifiques où le prof se contentait de s’asseoir à table, d’ouvrir son bouquin, et d’en dicter le contenu à voix haute. Durant ces moments, les heures sont si interminables, que le morpion et les mots croisés finissent par devenir vos plus grandes passions. Eh bien en musique c’est exactement la même chose : si votre morceau n’évolue pas d’un pouce, votre auditeur va finir par se lasser et stopper son écoute. Pour éviter que cela n’arrive (et parce franchement, entre nous le morpion ce n’est quand même pas super fun), vous devrez apporter de l’énergie à votre chanson. Voici 4 astuces pour y arriver très facilement : Composer sa chanson de A à Z 219 Astuce n°1 : Avoir recours aux degrés 5 en fin de phrase musicale Par degrés 5, j’entends les accords de degré 5 d’une gamme ainsi que les dominantes d’une mélodie. Comme nous l’avons vu, ces degrés permettent de créer une tension et de relancer naturellement le mouvement du morceau. Astuce n°2: Utiliser une mélodie plus aigüe Utilisée aux moments clés (comme lors des refrains), une mélodie plus aigüe permettra d’insuffler de l’énergie au morceau. Exemple: Aqualast de Rover. Le passage de la voix dans les aiguës donne de la puissance au refrain. Astuce n°3 : les montées instrumentales Connaissez-vous le morceau « Hystéria » de Muse ? C’est une parfaite illustration de ce que peut-être une montée instrumentale. Dès le début du morceau, on entend la guitare rugir et prendre de l’ampleur jusqu’à l’explosion du riff. Cette technique est également très répandue dans le domaine de l’electro où les artistes n’hésitent pas à faire monter progressivement la température avant de lâcher toutes leurs décibels sur le dancefloor. Exemples: Above & Beyond- « Walter White » Ghinzu – « Mirror Mirror » Astuce n°4 : Ajouter d’autres instruments Pour donner plus de puissance à votre morceau, une technique simple consiste à faire entrer un nouvel instrument. Cet instrument peut se contenter de répéter la ligne mélodique ou de jouer un autre thème pour la compléter. Petite astuce simple pour la route: faites entrer une nouvelle guitare sur le refrain qui doublera la mélodie à l’octave. Effet garantie ! Exemple: We are scientist – « Can’t Lose » Composer sa chanson de A à Z 220 4) Le contraste Imaginez que vous soyez assis dans la salle d’attente de votre assurance maladie (bon courage, vous en avez pour des heures ;)) et que soudainement, la personne assise à côté se mette à pousser un cri. A ce moment-là, il y a fort à parier que toute l’attention de la pièce se porte alors sur cette personne. C’est un réflexe humain hérité du passé: chaque fois que votre environnement est perturbé, vos sens s’aiguisent pour évaluer le danger. (Les hommes préhistoriques guettaient les bruits environnants pour évaluer la distance des prédateurs). Croyez-le ou non, mais nous allons pouvoir tirer parti de ce vieux réflexe humain pour nos compositions. Quoi ? Je vais devoir pousser un cri en plein milieu de ma chanson pour attirer l’attention ? Je n’irai pas jusque-là, mais en tout cas, l’idée est la même : en apportant du contraste à votre morceau, vous allez aiguiser le sens de vos auditeurs et ainsi accroitre leur attention. Chaque fois que vous avez envie de relancer votre morceau, je vous invite donc à y ajouter du contraste. Par exemple, si la mélodie de votre refrain est basée sur des notes aiguës, essayez de composer votre couplet à l’aide de notes graves. Ou alors, si votre couplet contient beaucoup de paroles prononcées avec un débit rapide, essayez un refrain avec peu de mots et des notes tenues. De même, essayez de passer d’un tempo lent à un tempo rapide ou encore, d’incorporer un break après votre refrain. Exemple: Babe I’m gonna leave you de Led Zeppelin. Le contraste entre les couplets calmes et le refrain énergique attire l’attention. Composer sa chanson de A à Z 221 II / Transmettre de l’émotion grâce à sa musique La musique est la langue des émotions. Emmanuel Kant Avec cette citation, tout est dit. La musique a un pouvoir indescriptible qu’aucun autre art ne pourra jamais procurer. Elle permet de susciter des sentiments, porter des messages, et toucher les cœurs. Elle peut exprimer une idée ou un sentiment avec plus de justesse que n’importe quels mots. Une musique qui est capable de faire ressentir des choses à son auditeur, qui lui permet de réfléchir, ou de se remémorer un moment précis de son existence, aura donc beaucoup plus de chance d’être écoutée qu’une musique fade ne suscitant aucune émotion. Alors comment réussir à transmettre de l’émotion grâce à sa musique ? C’est une bonne question à laquelle il est très difficile de répondre. Je pense en effet que je ne pourrai jamais vous expliquer par A + B la façon dont une musique émeut une personne ou touche son auditoire. Alex : Alors là, tu enchaines ton couplet avec un accord de Fa mineur, et tu verras que ton public va pleurer à fond ! Charles : Wouah t’es sûr ? Alex : Ouais essaye ! Charles : *joue un accord de Fa mineur* Wouha ! Si la composition se passait vraiment ainsi, ça se saurait… J’aime d’ailleurs cette idée selon laquelle il existe un côté inexplicable et presque magique dans la musique. Néanmoins, il y a tout de même quelques petites astuces qui vont vous aider à véhiculer plus facilement des émotions à travers vos compositions. Composer sa chanson de A à Z 222 Avoir pour objectif de susciter de l’émotion Ca à l’air tout bête dit comme ça, mais si vous écrivez une chanson avec l’objectif de faire passer une émotion précise, alors vous aurez plus de chances d’y arriver. Votre cerveau agit en effet comme un filtre : il va naturellement sélectionner les sonorités faisant échos à ce que vous ressentez. Par exemple, si vous vous mettez au piano pour écrire une chanson sur votre chagrin d’amour, vous allez naturellement réagir aux sonorités plus « froides » tels que les accords mineurs et les notes altérées. Et puisque cette musique reflète précisément vos émotions, alors, en l’entendant, votre public ressentira aussi ces mêmes émotions. Ecrire des paroles qui suscitent l’émotion De bonnes paroles ne décrivent pas une émotion, elles la suscitent. Dire que vous vous sentez triste et dépressif ne rendra donc pas votre auditeur triste et dépressif pour autant. (Vous imaginez sinon ? Il suffirait d’écrire « je suis triste » pour que votre auditeur le soit vraiment. Je ne vous explique pas la galère dans laquelle on serait…) Plutôt que d’exprimer directement un sentiment, je vous conseille donc de le suggérer. Pour cela, décrivez un fait objectif qui puisse faire ressentir le sentiment en question. Par exemple, plutôt que de dire « je me sens triste et seul », dites : « je t’ai attendu assis au bord du trottoir seul sous la pluie mais tu n’es jamais venue ». En décrivant cette scène, votre auditeur pourra se mettre à votre place, et donc ressentir vos émotions. Cette technique est d’ailleurs utilisée par Queen dans leur chanson d’amour « Love of My Life ». Freddy Mercury se contente de raconter des faits, mais il n’exprime jamais directement ce qu’il ressent. Il laisse aux auditeurs le soin d’éprouver tout cela pour lui. Love of my life don’t leave me You’ve taken my love and now desert me… Back – hurry back Please bring it back home to me Composer sa chanson de A à Z 223 De même, l’utilisation d’images, d’analogies et de métaphores dans vos paroles permettra de favoriser l’impact émotionnel de votre chanson Tenir la mélodie Une technique très simple pour apporter de l’émotion à votre mélodie consiste à tenir les notes qui la composent. Les notes tenues font en effet monter l’intensité de la mélodie, ce qui lui confère plus de puissance et de résonnance. De même, un tempo généralement lent vous aidera à donner plus d’émotion à votre musique (s’il y avait des chansons d’amour à 250 BPM, ça se saurait^^). Pour voir la façon dont vos émotions peuvent se traduire en musique, je vous conseille le site « Steromood ». Ce dernier permet en effet de sélectionner des morceaux en fonction de votre humeur du moment. Composer sa chanson de A à Z 224 III / Créer son identité musicale L’identité musicale va définir la marque de fabrique du groupe. Elle permet à un artiste de se démarquer de la masse et de proposer une musique qui lui est propre. En général, tous les plus grands musiciens possèdent leur propre identité musicale. Vous ne pouvez pas vous tromper : seules quelques secondes d’écoute suffisent à identifier leur musique. Pour certains d’entre eux, l’emprunte qu’ils ont laissé dans l’industrie musicale est tellement forte, que leur style finit par devenir une norme et un outil de comparaison. (Tiens ça sonne un peu comme du Radiohead non ?). Un style musical se construit naturellement Tout d’abord, je ne pense pas qu’il faille aller à contre sens de tout ce qui existe déjà pour se créer une identité musicale. Comme son nom l’indique, une identité musicale va refléter ce que vous êtes et ce que vous voulez transmettre à travers votre musique. Or, par définition, votre musique va naturellement refléter vos préférences. Votre identité musicale va donc se construire toute seule et au fur et à mesure de votre vie de musicien. Plus vous allez jouer et composer, et plus votre style se précisera ! Le poids des influences Votre style musical va également se construire à partir de vos influences. Vos artistes référents sont là pour vous guider et pour nourrir votre musique. Même les plus grands groupes ont eu recours à des influences musicales (Led Zeppelin et les Rolling Stones se sont par exemple beaucoup inspirés du blues). C’est d’ailleurs le cycle naturel de la musique : prendre une base existante, puis l’enrichir et la faire évoluer à l’aide d’éléments extérieurs. (Evolution technologiques, goûts personnels, particularités culturelles…) Je vous encourage donc vivement à vous inspirer des musiques qui vous tiennent particulièrement à cœur : piochez-y les éléments de votre choix, puis agrémentez-les de votre touche personnelle. Composer sa chanson de A à Z 225 Le choix des instruments et des sonorités Chaque instrument possède une sonorité qui lui est propre, et c’est l’assemblage de ces sonorités qui va définir votre style musical. Si un groupe de rock sonne comme un groupe de rock, c’est justement parce qu’il est formé d’une guitare d’une basse et d’une batterie. Si de la musique classique sonne comme de la musique classique, c’est grâce aux différents instruments qui composent l’orchestre. Aussi, soyez particulièrement attentif au moment de choisir vos instruments: ils définiront à eux seuls votre identité musicale. Pour vous démarquer des autres, une astuce simple consiste donc à choisir un instrument « inhabituel » par rapport à votre style musical. Son timbre particulier va en effet apporter de la profondeur et de l’originalité à votre musique. Par exemple, l’utilisation du piano dans le groupe Muse donne une saveur tout à fait particulière à leur musique. Il est en de même pour l’orgue de Jon Lord ; à lui seul, il a permis de fonder le style unique de Deep Purple. Les effets musicaux liés aux traitements du son constituent également un excellent moyen de construire des sonorités originales. Jouer la carte de l’originalité Ce que j’apprécie le plus dans la musique, c’est que c’est un art transversal. La musique est en effet constituée de nombreuses disciplines : les paroles font appel à l’écriture, le design des pochettes au graphisme, les clips musicaux à la vidéo, et les prestations scéniques au théâtre. Vous pouvez donc tirer profit de chacune de ces disciplines afin de vous démarquer. Une personne comme Bob Dylan va par exemple sortir du lot grâce à la qualité de ses textes, des gens comme Daft Punk ou David Bowie vont tout miser sur l’image en se créant un univers qui leur est propre, d’autres artistes comme Ez3kiel vont proposer un véritable show vidéo-ludique à leurs spectateurs, tandis que d’autres groupes comme Enter Shikari ou Dyonisos vont mettre l’accent sur une prestation scénique explosive. Comme vous le voyez, absolument tout peut être exploité pour se démarquer des autres. Parfois, vous pouvez même vous définir un élément caractéristique particulièrement simple. Kevin Parker, le chanteur du groupe Tame Impala, est par exemple connu pour jouer ses lives pieds nus ! Composer sa chanson de A à Z 226 A vous de jouer : Exercice 1 : Choisissez trois chansons qui passent en boucle à la radio. (Ces chansons sont très intéressantes car elles utilisent énormément de hooks). Repérez où se situent leurs hooks, et définissez leurs natures. Inspirez-vous de ce que vous avez appris pour les inclure (si besoin) dans vos compositions. Exercice 2 : Choisissez un sentiment que vous avez envie de communiquer dans une de vos compositions. Rappelez-vous d’une situation qui a provoqué en vous la naissance de ce sentiment et couchez là sur le papier. Prenez ensuite cette idée comme point de départ d’écriture de votre composition (texte et musique). Exercice 3 : Pour vous aider à déterminer votre identité musicale, répondez aux questions suivantes: Qu’aimeriez-vous faire passer comme message dans vos chansons ? Quelle image souhaiteriez-vous que les gens gardent de vous ? Quelle est la meilleure façon d’exprimer ce que vous êtes à travers votre musique ? Vers quel style musical aimeriez-vous vous diriger ? Quels peuvent-être vos influences dans ces cas-là ? Exercice 4 : Réfléchissez à un élément qui puisse vous distinguer des autres (dans la limite du raisonnable hein, pas besoin d’aller mettre des robes de viande pour attirer l’attention ;)). Cet élément peut être tant musical (instrument, sonorité…) que scénique (image, logo, identité…) Composer sa chanson de A à Z 227 Conclusion Voilà, nous y sommes : vous voilà maintenant arrivés au terme de notre grand voyage. Il est maintenant temps pour moi de vous quitter et de vous laisser continuer votre petit bout de chemin par vous-même. A vous maintenant d’explorer de nouvelles terres et de découvrir de nouveaux horizons. J’espère que vous avez beaucoup appris durant notre traversée et que le monde de la composition ne vous apparaît plus comme une terre inaccessible, mais comme un eldorado plein d’opportunités. J’espère également que vous avez bien pris le temps d’intégrer les concepts présentés, de les appliquer, et de les remettre en question. Surtout, n’hésitez pas à revenir sur les étapes de votre itinéraire de temps en temps et de relire le livre : l’expérience nouvellement acquise vous aidera à aborder les chapitres avec un regard neuf. En tout cas, sachez que j’ai pris énormément de plaisir à effectuer cette traversée en votre compagnie. J’espère sincèrement pouvoir recroiser très vite votre chemin au détour d’une nouvelle aventure musicale. En attendant, vous pouvez toujours venir me rendre visite à mon port d’attache : le site Composer sa Musique.fr. Vous y serez toujours les bienvenus. ;) Avant de vous quitter, j’aimerai vous donner un dernier conseil qui est sans aucun doute le plus important de tous ceux que j’ai pu vous donner jusqu’à présent. N’oubliez jamais une chose : malgré ce livre, toutes mes techniques pirates, et toutes mes astuces, la musique ne se trouve pas dans les livres. J’ai essayé de faire de mon mieux pour vous aider, mais mes mots ne pourront jamais exprimer ne serait-ce qu’une infime partie de ce que peut être la musique. Une page de papier ne pourra jamais remplacer la sensation de jouer d’un instrument, une méthode ne pourra jamais vous faire connaître l’émotion d’une belle chanson, et un texte ne pourra jamais vous faire connaître le sentiment de satisfaction que l’on éprouve après avoir donné vie au silence. Créer quelque chose de beau à partir de rien est en effet l’une des plus belles choses qui soit, et seul la pratique permet d’y arriver. Aussi, j’aimerai que vous fassiez une dernière chose pour moi ; ce sera votre ultime exercice : fermez vite cette page et prenez votre instrument. Commencez à jouer et laissez-vous emporter. Ca y est, vous voilà partis : un nouveau voyage vous attend. Composer sa chanson de A à Z 228 Tracklist Ce livre a été écrit en écoutant (entre autres) les albums suivants : Rock Mikal Cronin - MC 2 Telekinesis - Dormarion Portugal The Man - In the Mountain in the clouds Ghinzu - Blow Rover - Rover King Khan & The Shrines – Idle No More Pond – Beard Wives Denim Sum 41 – Screaming Bloody Murder Psycho 44 - Suburban Guide To Springtide Rock “classique” Jethro Tull – Stand Up Love- Forever Changes Led Zeppelin – Led Zeppelin I / Led Zeppelin III The Velvet Underground – The Velvet Underground Joe Cocker – With a Little Help From my Friends Metal Betraying the Martyrs – Breath in Life Red Fang – Red Fang Memphis May Fire - Challenger August Burns Red - Rescue & Restore He is Legend – It Hates You Enter Shikari – Common Dreads Electro Compact Disk Dummies – Last Mess With Us Gooral - Gooral Composer sa chanson de A à Z 229 Chinese Man – The Groove Sessions Pendulum – Hold Your Color The Qemists - Join the Q The Subs - Decontrol Rap Scred Connexion - Scred Selexion 99/2000 Stupeflip – Terrora IAM – L’Ecole du Micro d’Argent Mr Zou – Remettre en Jeu CunnninLynguists - Southernunderground Necro – Gory Days Jedi Mind Tricks – Violent by Design Classique Rachmaninov - Concerto pour piano n°1 Liszt – Etudes Gustav Mahler Ez3kiel – Naphtaline Composer sa chanson de A à Z 230 Remerciements Je tiens avant tout à remercier l’ensemble des lecteurs de Composer sa musique pour leur implication, leur soutien indéfectible, et leur centaine de messages d’encouragements. Sans eux, jamais je n’aurai pu avoir la force et le courage de finir un tel projet. Je tiens également à remercier du fond du cœur mon ami Laurent Breillat, sans qui rien n’aurait été possible. Je le remercie pour ses conseils avisés, sa patience, et son implication depuis le début de l’aventure Composer sa Musique. Il a eu la gentillesse de m’épauler, de m’aider, et de me guider en toutes situations. Enfin, je tenais à remercier Aurélie Gamelin pour ses corrections précieuses, et Maxime Evrard pour son travail de qualité sur le design de la couverture. Ce livre numérique est protégé par le dépôt d’un copyright auprès de copyrightdepot.com dans 163 pays. Tous les droits sont exclusivement réservés à Alexandre Koutso et aucune partie de cet ouvrage ne peut être republiée, sous quelques formes que ce soit, sans le consentement écrit des auteurs. Vous N’avez aucun des droits de revente, ni de diffusion, ni d’utilisation de cet ouvrage sans accord préalable de l’auteur. Vous ne disposez d’aucun Droit de Label Privé. Toute violation de ces termes entraînerait des poursuites à votre égard. Copyright © 2013 – Alexandre Koutso, composer-sa-musique.fr. Tous Droits Réservés. Copyright numéro 00051067-1